欢迎来到一句话经典语录网
我要投稿 投诉建议
当前位置:一句话经典语录 > 经典台词 > 花鼓戏罗帕记剧本台词

花鼓戏罗帕记剧本台词

时间:2017-12-29 04:36

关于戏曲的知识

历史上最先使用戏曲这个名词的是宋刘埙(1240-1319),他在中提出“永嘉戏曲”,他所说的“永嘉戏曲”,就是后人所说的“南戏”、“戏文”、“永嘉杂剧”。

从近代开始,才把“戏曲”用来作为中国传统戏剧文化的通称。

,戏曲是之一,剧种繁多有趣,表演形式载歌载舞,有说有唱,有文有武,集“唱、做、念、打”于一体,在世界戏剧史上独树一帜,其主要特点,以集古典戏曲艺术大成的京剧为例,一是男扮女(越剧中则常见为女扮男);二是划分生、旦、净、丑四大行当;三是有夸张性的化装艺术--脸谱;四是“行头”(即戏曲服装和道具)有基本固定的式样和规格;五是利用“程式”进行表演。

中国民族戏曲,从先秦的俳优、汉代的“百戏”、唐代的“参军戏”、宋代的杂剧、南宋的南戏、元代的杂剧,直到清代地方戏曲空前繁荣和京剧的形成。

黄梅戏的发展历程及前景展望

解放初期,黄梅戏只是一个流行在安庆地区的地方小戏。

为了发展黄梅戏,1953年1月,在中共安徽省委的关心下,安徽省文化局开始筹备建立安徽省黄梅戏剧团。

经过3个多月的准备和挑选,1953年4月,由安庆各黄梅戏剧团主要骨干演员和立志投身黄梅戏事业的新文艺工作者组成的安徽省黄梅戏剧团在合肥双井巷的实验剧场举行了建团演出。

安徽省黄梅戏剧团的成立,表明黄梅戏的舞台不再局限于安庆一隅。

从此以后,黄梅戏可以放眼世界任我行。

剧团初建,尽管条件十分简陋,但是演职员们的情绪特别高昂,建团不到一个月,剧团就组成演出队,到佛子岭水库工地进行慰问演出,接着又去蚌埠,往南京。

当年秋天,剧团还与京剧、汉剧、豫剧等姊妹剧种一同组成第三届赴朝慰问团,到朝鲜进行慰问演出。

虽然语言不通,但是《打猪草》、《拾棉花》、《夫妻观灯》等黄梅戏生活小戏还是赢得了朝鲜人民的掌声和赞叹。

一个月后,剧团回到国内,又在丹东、锦州、赤峰、承德等地为归国志愿军进行慰问演出。

接着上北京,向中央领导和首都文艺界做汇报演出。

毛主席、刘副主席、周总理等国家领导人在中南海观看王少舫、潘璟琍演出的《夫妻观灯》。

中国剧协还特地为黄梅戏首次在北京演出召开了座谈会,田汉、张庚、周企何等著名戏剧专家对黄梅戏的风格和表现给予了充分肯定和赞扬。

1954年元月,中央文化部批准剧团为国营体制,省文化局特地召开纪念大会。

20世纪50年代前期,在党中央的统一部署下,全国戏剧界都在开展清理、发掘传统剧目,剔除封建糟粕、继承珍贵戏曲遗产的“戏改”运动。

黄梅戏也和其他戏曲剧种一样,在这一时期从老艺人的口述和手抄本中,整理改编了一批思想意义比较积极,有较强可演性的传统剧目,如《天仙配》、《女驸马》、《罗帕记》、《生死板》、《丝罗带》、《荞麦记》、《告粮官》等。

1954年9月,华东区戏曲观摩会演在上海举行,安徽组织了有徽剧、泗州戏、倒七戏、皖南花鼓戏和黄梅戏参加的庞大演出团前往上海。

黄梅戏带去的是大戏《天仙配》、《红梅惊疯》和传统小戏《打猪草》、《夫妻观灯》、《砂子岗》、《推车赶会》。

在去上海之前,省里组织人力对安徽省黄梅戏剧团参演的剧目,尤其是《天仙配》进行了认真的修改加工。

《天仙配》原是老艺人胡玉庭口述的传统剧目,在修改加工中,剔除了那些封建糟粕和宿命论的东西,强调七仙女主动下凡,以人间真情对抗天庭的秩序,表现普通劳动人民真挚的爱情和对幸福生活的向往,展现了一曲田园颂歌。

同时,新文艺工作者帮助艺人在唱词和音乐曲调上也做了认真的推敲和修改,不但增加了伴奏乐器,使曲调更加丰富和富于变化,而且尝试引进了西洋乐器的配器和表现手法。

黄梅戏凭借其独特的风格和魅力征服了上海的观众,一夜之间占尽风流,谁人不知严凤英,何人不识王少舫,他俩成了华东会演最引人注目的明星。

14岁拜师学唱黄梅戏,15岁就登台演出的严凤英,大大小小的戏也演了不少,但在那万恶的旧社会,她也饱尝了生活的磨难和卖艺的辛酸。

严凤英总是说,是共产党是新社会给了她第二条生命。

在《天仙配》里,严凤英把对生活的感受糅合进角色里,她所饰演的七仙女,热诚、勤劳而又不乏浪漫情怀,虽是天上仙女,却食人间烟火,可亲又可爱。

《天仙配》的成功,引起了上海文化界对黄梅戏的重视。

会演结束不久,上海电影制片厂就开始着手将《天仙配》拍成电影,由著名电影艺术家石挥执导。

为了适应电影艺术的特点,电影对剧本做了一些新的处理,其中改动最大的是对舞台剧的音乐进行了丰富,加强了黄梅戏音乐旋律的艺术感染力,并且启迪了黄梅戏音乐工作者,对于黄梅戏音乐的进一步发展产生了深远的影响。

谁也没料到电影《天仙配》的上映会产生这么大的反响,天南海北的观众被这如诗般的神话戏曲片迷住了,所到之处,人头攒动,好评如潮。

2007-7-7 19:55 回复 楚乡 0位粉丝 2楼现在回过头来看,《天仙配》之所以产生那么大的影响,一方面是黄梅戏本身具有清新流畅、优美抒情而又通俗易懂的特点,音乐旋律接近现代流行歌曲,在经过银幕的精心包装,自然引起人们的极大关注;另一方面,《天仙配》中浪漫优美的情调所反映的农村田园生活和男女主人公对幸福生活的憧憬,正与当时翻身农民和中国普通劳动人民心目中理想追求相合,这些平日模糊地积淀于民众心底的理想在《天仙配》中被形象、完美地显现出来,一下子唤起了人们的热情,《天仙配》成为当时时代精神的艺术代表了。

从此以后,黄梅戏就与电影、电视、广播等传媒结下了不解之缘。

《天仙配》、《女驸马》、《罗帕记》、《牛郎织女》等一批黄梅戏电影的问世,让世界了解了黄梅戏,也让黄梅戏走向了世界。

为了促进安徽和西藏人民的文化交流,应西藏工委的邀请,安徽省委授命省文化局从安徽省黄梅戏剧团和省艺校选调了39名青年文艺工作者组成支援西藏黄梅戏剧团。

1960年2月15日,剧团在拉萨罗布林卡绿草如茵的草坪上演出《夫妻观灯》、《打豆腐》、《打瓜园》、《闹学》等传统小戏,受到了自治区领导和汉藏观众的一致赞美。

在两年多的时间里,黄梅戏足迹遍及藏北的土门格拉、藏南的林芝、波密、日喀则、江孜、黑河,除了演出传统剧目外,还创作了反映西藏人民斗争生活的大戏《血的控诉》。

“文革”十年,全国文艺界都面临一场史无前例的浩劫,黄梅戏也难逃厄运。

从20世纪60年代中期起,由于政治形势的变化,古装戏在黄梅戏舞台上已日渐稀少,“文革”的爆发,更使所有的古装戏都被当作“死人统治舞台”的封建残渣遭到批判和禁演。

甚至有人认为黄梅戏这个名字本身就与封建反动有不解之缘,公开提出要改为“红梅戏”。

在“破四旧”运动中,黄梅戏再一次成为目标,剧团里绝大多数有成就的编导主创人员和主要演员被专政。

一代黄梅戏大师严凤英不堪折磨,于1968年4月8日凌晨服毒自尽,死时年仅38岁,她的死,给黄梅戏艺术造成了无可估量的损失。

转眼到了70年代,被摧残殆尽的黄梅戏随着政治气候的回暖开始艰难的恢复。

但此时只能演一些革命样板戏,而黄梅戏浪漫抒情的传统,田园诗般的情境,对真挚情感的讴歌,都在“高、大、全”中变得陌生起来。

随着文革的终结,随着黄梅戏传统剧目的解禁,安徽省黄梅戏剧团跟全国其他剧种一样,掀起重排黄梅戏传统剧目的热潮。

这些被禁锢10年之久的黄梅戏传统剧目重现舞台,立即引起了观众异乎寻常的热烈反应。

剧团演了一场又一场、一遍又一遍,所到之处,观者如潮。

1981年10月,安徽省黄梅戏剧团应邀出访香港,这是黄梅戏第一次出访香港,带着的是咱的拿手好戏《天仙配》、《女驸马》和《罗帕记》。

50年代后期,黄梅戏电影《天仙配》就曾风靡香港,还由此引发了香港的黄梅戏电影热。

香港的电影公司跟着也拍了许多黄梅戏电影,尤其是邵氏电影公司拍得最多,《江山美人》、《双凤奇缘》、《梁祝》、《红楼梦》、《七仙女》等等,还由此推出了凌波和李菁两位黄梅戏影后。

当香港观众看到王少舫、潘璟琍等一批老演员老当益壮、风采不减当年时,欣慰不已。

特别是看到黄新德、马兰、陈小芳这一帮年轻后生在舞台上的表现丝毫不输于老演员的时候,掌声尤为热烈,剧团在香港连演8场,观众上座率一天比一天高。

香港的许多报刊都在显著的位置上报道黄梅戏演出盛况,溢美之词不绝于耳。

安徽省黄梅戏剧团首次赴港演出时间虽短,但是在黄梅戏的整个发展历程上却有着重大的意义。

20世纪80年代初期是全国各戏曲剧种恢复生机蓬勃发展的时期,可谓百花齐放、百舸争流。

黄梅戏赴港演出,犹如“报春一枝惊群芳”,先声夺人,引起了人们的广泛关注,黄梅戏在文革后全国戏曲剧种的新格局中,率先提升了自己的位置。

说起来也是胆大,赴港演出的这批黄梅新秀,只有黄新德资历稍许老一些,而其他的新秀多是刚刚走出艺校大门,够年轻够漂亮,但是他们能挑大梁站当间吗

去之前,这心里也是有点嘀咕的。

不过这也没啥,严凤英当年在上海一炮走红的时候不也就22岁嘛

更何况这帮娃娃在艺校可是受了五年的正规训练,这一举手一投足,满是那么回事,往台口那么一站,就是一个碰头彩。

从香港回来,安徽省黄梅戏剧团有“五朵金花”的新闻就爆了出来,引起了大家的极大关注。

“五朵金花”是谁先喊出来的

到现在还有争议,不过,当年马兰、吴琼、杨俊、袁玫、吴亚玲这5个姑娘是一起分配到安徽省黄梅戏剧团的,花团锦簇一般,谁瞧着谁不欢喜啊。

也正是通过这次赴港演出,姑娘们得以脱颖而出,不仅得到了观众和舆论的热情认可,她们自己也由此提高了演技,获得了经验,增强了信心,在舞台上成熟起来。

以她们为核心,逐渐形成了20世纪黄梅戏艺术新一代的中坚力量。

《天仙配》、《女驸马》等传统戏的恢复和《龙女情》、《孟姜女》等新编戏的上演,受到观众广泛欢迎,安徽省黄梅戏剧团频频远征,足迹遍布大江南北。

所到之处,反映之热烈,一点也不亚于“文革”前。

通过演出,许多20世纪60年代的老观众唤起了昔日对黄梅戏的美好情感,各地又涌现出一批批如醉似狂的新黄梅戏迷;再加上这一时期中央电视台和中央人民广播电台大量录制和播放各种黄梅戏节目和唱段,推波助澜,黄梅戏的声誉蒸蒸日上,它所影响的领域也日益扩大,山西大同、福建明溪、山东齐河、江苏句容、湖北枝江等地还成立了职业黄梅戏剧团,唱起黄梅戏来。

江苏的戏曲剧种哪四个

江苏戏曲剧种1扬剧2锡剧3淮剧4淮海戏5通剧6苏剧7昆曲8丹剧9丁丁腔10徐州梆子11柳琴戏12杖头木偶戏13淮红剧14海门山歌剧

关于戏曲的材料

戏曲中国五大戏曲剧种:京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧。

我国各民族地区的戏曲剧种,约有三百六十多种,传统剧目数以万计。

中华人民共和国成立后又出现许多改编的传统剧目,新编历史剧和表现现代生活题材的现代戏,都受广大观众热烈欢迎。

比较流行著名的剧种有:昆曲、粤剧、川剧、淮剧、晋剧、汉剧、湘剧、潮剧、闽剧、祁剧、莆仙戏、河北梆子、湖南花鼓、吕剧、花鼓戏、徽剧、沪剧、京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧、秦腔等五十多个剧种。

  [编辑本段]释义  戏曲是中国传统的戏剧形式。

是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及各种表演艺术因素综合而成的。

它的起源 历史悠久,早在原始社会歌舞已有萌芽,在漫长发展的过程中,经过八百多年不断地丰富、更新与发展,才逐渐形成比较完整的戏曲艺术体系。

  [编辑本段]戏曲的起源  中国戏曲源远流长,它最早是从模仿劳动的歌舞中产生的。

(一)先秦——戏曲的萌芽期。

《诗经》里的“颂”,《楚辞》里的“九歌”,就是祭神时歌舞的唱词。

从春秋战国到汉代,在娱神的歌舞中逐渐演变出娱人的歌舞。

从汉魏到中唐,又先后出现了以竞技为主的“角抵”(即百戏)、以问答方式表演的“参军戏”和扮演生活小故事的歌舞“踏摇娘”等,这些都是萌芽状态的戏剧。

(二)唐代(中后期)——戏曲的形成期。

中唐以后,我国戏剧飞跃发展,戏剧艺术逐渐形成。

(三)宋金——戏曲的发展期。

宋代的“杂剧”,金代的“院本”和讲唱形式的“诸宫调”,从乐曲、结构到内容,都为元代杂剧打下了基础。

(四)元代——戏曲的成熟期。

到了元代,“杂剧”就在原有基础上大大发展,成为一种新型的戏剧。

它具备了戏剧的基本特点,标志着我国戏剧进入成熟的阶段。

其中最为杰出的作曲家为关汉卿,他的代表作《窦娥冤》历来被后人称颂。

(五)明清——戏曲的繁荣期。

戏曲到了明代,传奇发展起来了。

明代传奇的前身是宋元时代的南戏(南戏是南曲戏文的简称,它是在宋代杂剧的基础上,与南方地区曲调结合而发展起来的一种新兴的戏剧形式。

温州是它的发祥地)。

南戏在体制上与北杂剧不同:它不受四折的限制,也不受一人唱到底的限制,有开场白的交代情节,多是大团圆的结局,风格上大都比较缠绵,不像北杂剧那样慷慨激昂,在形式上比较自由,更便于表现生活。

可惜早期南戏的本子保留下来的极少,直到元末明初,南戏才开始兴盛,经过文人的加工和提高,这种本来不够严整的短小戏曲,终于变成相当完整的长篇剧作。

例如高明的《琵琶记》就是一部由南戏向传奇过渡的作品。

这部作品的题材,来源于民间传说,比较完整地表现了一个故事,并且有一定的戏剧性,曾被誉为“南戏中兴之祖”。

明代中叶,传奇作家和剧本大量涌现,其中成就最大的是汤显祖。

他一生写了许多传奇剧本,《牡丹亭》是他的代表作。

作品通过杜丽娘和柳梦梅死生离合的故事,歌颂了反对封建礼教,追求幸福爱情,要求个性解放的反抗精神。

作者给爱情以起死回生的力量,它战胜了封建礼教的束缚,取得了最后胜利。

这一点,在当时封建礼教牢固统治的社会里,是有深远的社会意义的。

这个剧作问世三百年来,一直受到读者和观众的喜爱,直到今天,“闺塾”、“惊梦”等片断还活跃在戏曲表演的舞台上,放射着它那艺术的光辉。

唐代是中国封建社会经济、政治、文化高度发展的时期。

正是在这个历史时期,中华戏曲应运而生。

高度发展的政治、经济为戏曲的产生提供了重要的社会条件,蓬勃发展的文化艺术又为戏曲提供了无与伦比的物质基础,从而大大地推进了它的形成历程。

唐代文学艺术的繁荣,是经济高度发展的结果,促进了戏曲艺术的自立门户,并给戏曲艺术以丰富的营养,诗歌的声律和叙事诗的成熟给了戏曲决定性影响。

音乐舞蹈的昌盛,为戏曲提供了最雄厚的表演、唱腔的基础。

教坊梨园的专业性研究,正规化训练,提高了艺人们的艺术水平,使歌舞戏剧化历程加快,产生了一批用歌舞演故事的戏曲剧目。

开元盛世,安居乐业,必然要求更多的文化娱乐,尤其是群众性的戏曲活动,民间散乐的娱乐活动,更多地趋向于农闲“自乐班”式的娱乐,也是他们交流感情,学文化、学历史、学道德的一种形式。

  [编辑本段]戏曲的特点  京剧  京剧女老生京剧是中国戏曲曲种之一,发源于十九世纪中期的都城北平,并于清朝宫廷内得到了空前的繁荣。

其腔调以西皮和二黄为主,用胡琴和锣鼓等伴奏,被视为中国国粹。

它是由安徽的徽调和湖北的汉调及昆曲、秦腔糅合发展而来的。

清朝乾隆五十五年(公元1790年),来自中国南方的四大徽班陆续进入北平。

第一个进京的徽班是以唱“二黄”声腔为主的“三庆”,由于其声腔及剧目都很丰富,逐渐压倒了当时盛行于北京的秦腔。

许多秦腔班演员转入徽班,形成徽秦两腔的融合。

随后,另外三个徽班:“四喜”、“春台”和“和春”也来到北京,使盛行多年的昆剧逐渐衰落,昆剧演员也多转入徽班。

到了清朝道光年间湖北演员进京,带来了楚调(汉调、西皮调),在京师与徽班造成了西皮与二黄合流,形成所谓的“皮黄戏”。

此时在京师里形成的皮黄戏,受到北京语音与腔调的影响,有了“京音”的特色。

后来由于他们经常到上海演出,上海人就把这种带有北京特点的皮黄戏叫做“京戏”,也叫“京剧”。

又由于京剧在京师的迅速发展,使其艺术水平在中国戏曲中名列前茅,后来在全中国流行,所以也被称为“国剧”。

京剧是在北京形成的戏曲剧种之一,至今已有将近二百年的历史。

它是在徽戏和汉戏的基础上,吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲剧种的优点和特长逐渐演变而形成的。

徽戏进京是在公元1790年(清乾隆五十五年),最早进京的徽戏班是安徽享有盛名的“三庆班”。

随后来京的又有“四喜”、“和春”、“春台”诸班,合称“四大徽班”。

京剧的正式形成大约是道光二十年(1840年)以后的事,这时京剧的各种唱腔版式已初步具备,京剧的语言特点已经形成,在角色的行当方面已出现了新的变化,已拥有一批具有京剧特点的剧目,京剧第一代演员也已经出现:余胜三、张二奎、程长庚被称为老生“三鼎甲”,此外还有老生演员兼京剧剧作家卢胜奎。

程长庚是这一时期的代表人物,他在融合汉调、徽调并吸收昆曲加以改造和提高方面,比同时期的其他京剧演员作了更多的努力,对京剧表演艺术的形成贡献很大,对后世京剧的发展影响起了很大的作用。

京剧音乐属于板腔体,主要唱腔有二黄、西皮两个系统,所以京剧也称“皮黄”。

京剧常用唱腔还有南梆子、四平调、高拔子和吹腔。

京剧的传统剧目约在一千多个,常演的约有三四百个以上,其中除来自徽戏、汉戏、昆曲与秦腔者外,也有相当数量是京剧艺人和民间作家陆续编写出来的。

京剧较擅长于表现历史题材的政治和军事斗争,故事大多取自历史演义和小说话本。

既有整本的大戏,也有大量的折子戏,此外还有一些连台本戏。

粉墨春秋(陈芳演出杨门女将)京剧角色的行当划分比较严格,早期分为生、旦、净、末、丑、武行、流行(龙套)七行,以后归为生、旦、净、丑四大行。

京剧形成以来,涌现出大量的优秀演员,他们对京剧的唱腔、表演,以及剧目和人物造型等方面的革新、发展做出了贡献,形成了许多影响很大的流派。

如老生程长庚、余三胜、张二奎、谭鑫培、汪桂花芬、孙菊仙、汪笑侬、刘鸿声、王鸿寿、余叔岩、高庆奎、言菊朋、周信芳、马连良、杨宝森、谭富英、李少春等;小生徐小香、程继先、姜妙香、叶盛兰等;考勤武生俞菊笙、黄月山、李春来、杨小楼、盖叫天、尚和玉、厉慧良等;旦角梅巧玲、余紫云、田桂凤、陈德霖、王瑶卿、梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、欧阳予倩、冯子和、小翠花、张君秋等、老旦龚云甫、李多奎等;净角穆凤山、黄润甫、何桂山、裘桂仙、金少山、裘盛戎等;丑角刘赶三、杨鸣玉(原为昆丑,加入京班演出)、王长林、肖长华等。

此外还有著名琴师孙佑臣、梅 田、徐兰沅、王少卿、杨宝忠等;著名鼓师杭子和、白登云、王燮元等。

经典剧目: 霸王别姬(梅派)、白蛇传、定军山、贵妃醉酒(旦角折子戏)、群英会、借东风(须生)、玉堂春(程派)、九件衣、文昭关、望江亭、徐策跑城、辕门斩子、四郎探母、红鬃烈马(全部)锁麟囊、探阴山、杨门女将、 文姬归汉、罗成叫关、孟丽君、游上林(折子戏)、赵氏孤儿、谢瑶环......  评剧  于清宣统元年(1909)年形成于唐山,故又名“唐山落子”。

民国十二年(1923),创建该剧种的警世戏社在天津演出时,因其上演剧多有“惩恶扬善”、“警世化人”、“评古论今”之新意,纳名宿吕海寰建议,改称“评剧”;民国二十五年名伶白玉霜在上海拍影版《海棠红》,新闻界将评剧之称谓载于《大公报》,从此评剧的名字广泛传播于全国。

评剧源于冀东民间歌舞“秧歌”,秧歌是民间农历新正花会活动中的主要形式之一,由双人彩扮,对歌对舞,群体伴唱伴舞,锣鼓击节,唢呐或丝竹配乐伴秦,以歌唱民间生活故事、历史人物、四季风光为主要内容。

明、清两代多有以唱秧歌为业者,所唱曲调以莲花落为主。

至清末,秧歌又汲取了乐亭皮影、鼓书等,遂演变成为具有冀东地方特色的“蹦蹦戏”。

蹦蹦戏初期为两小戏(一旦一丑),有唱有白,载歌载舞;所演剧目有百种以上,有一定的故事情节和首尾贯穿的人物,以叙事体第三人称为其主要特点。

音乐上也是向板腔体过渡的形态。

因蹦蹦艺人所唱曲调以莲花落为主,并以竹板(节子板)击节,故有蹦蹦戏与莲花落之混称。

演出形式是先以群体合唱“四喜歌”开场,再引出正戏。

道光二十年(1840)后,农民以习蹦蹦戏谋生者日益增多,涌出了大批唱蹦蹦戏的艺人。

由于艺人们各自所操的乡土方言和活动地域的不同,遂形成了东、西、北三路蹦蹦戏。

光绪六年至二十六年(1880-1990)间,出现了许多半职业和职业性的班社。

班社中优秀的蹦蹦艺人在互相竞争中,又彼此交流,互相汲取,从而推动了蹦蹦戏不断向前发展,将对口彩唱两小戏推进到三小戏(即拆出戏)阶段。

折出戏扮演者由三人称转化为第一人称,剧本由说唱体演变为代言体,出现了分场式的小型剧目,表演上也开始有了简单的脚色行当划分,表演上除在一定程度上保持传统秧歌舞蹈动作外,在一些剧目中开始引进模拟现实生活的写实动作,同时也开始仿效大剧种的程式动作。

但又不受严格的程式规范束缚,动作较为自由。

念白以唐山地方语言为基础稍加韵化而成。

音乐唱腔,初具板腔体样式。

有了慢板、二六板、小悲调、锁板等;伴秦,以板胡为主,兼用唢呐、笛子;击节乐器甩掉了竹子板,改用枣木梆子并借用河北梆子锣经,启秦时以拉板胡者跺脚为令来指挥乐队伴秦。

舞台设施只置一桌二椅和守旧,别无他物。

折出戏剧目计有百余种,大部分来源于两小戏,或影卷、梆子剧本。

另一部分则是依据民间现实生活、时事传闻、古今传奇、历史小说、子弟书鼓词等编写而成。

在折出戏时期,清光绪三十四年,由于光绪、慈禧的相继逝世,清政府下令百日内禁止娱乐活动,致使蹦蹦戏各班社处于瘫痪状态,多有解体。

同年秋,一些艺人成立了庆春社。

为防止当局禁演,遂仿照大戏模式对折出戏进行全面改造,大量汲取了梆子板式和锣鼓,使蹦蹦戏具有了大型剧种的雏型。

改革后的蹦蹦戏,定名为“平腔梆子戏”。

宣统元年,唐山兴盛了永盛茶园,邀请庆春社做开业演出,深受广大工人及观众的热烈欢迎,从此庆春社在唐山站住了脚跟。

为巩固蹦蹦戏在城市中的阵地,班社艺人奋力赶写赶排新戏,至民国元年,创作、改编、移植的大型剧目已达三十余部,与此同时,也健全了表演行当,完善了唱腔板式和伴秦体制,从而使蹦蹦戏具有了崭新的艺术风貌。

至此,孕育在秧歌母体中的民间小戏,终于在民国初年以新的姿态脱颖而出,时人称其为唐山落子,后定名为评剧。

《杨三姐告状》、《安重根刺伊腾博文》等现代戏面对社会现实生活,以时事新闻为题材,在当时很有影响。

1949年10月1日,中华人民共和国成立后,在党的“百花齐放,推陈出新”的方针指引下,评剧呈现了一派繁荣景象;有许多省、市、自治区组建了评剧艺术团体,至此,评剧一跃而成为全国性的大剧种。

《杨三姐告状》又名《枪毙高占英》。

根据真人真事编剧。

写民国七年,富绅富贵章之子高占英娶贫女杨二姐为妻,高流氓成性,与其大嫂裴氏、五嫂金玉通奸。

二姐劝夫改邪归正,高便怀恨在心。

奸夫淫妇合谋,害死二姐。

三姐杨玉娥在吊孝中发现疑点,乃赴滦县告状,县官受贿,致使三姐败诉。

三姐不服,上告直隶总厅(天津),斗争终于胜利。

高占英伏法遭枪决。

此剧民国八年(1919)首演于哈尔滨庆丰剧院。

剧本首载1929年诚文信书局出版的《评戏大观》;中国戏剧出版社1957年12月出版的《成兆才剧本选集》亦收此剧。

《花为媒》故事见《聊斋志异-寄生》。

写王俊卿与表姐李月娥互相爱慕,但月娥父坚不允婚,俊卿相思成病。

媒婆阮妈另选张五可,并定计花园相亲。

张、王一见钟情。

迎娶之日,月娥母趁丈夫外出,亦将月娥送至王家,俊卿遂娶二妻。

此剧民国三年(1914)由庆春平腔梆子班首演于唐山盛茶园。

后收入《评剧大全》第2集。

越剧名剧玉蜻蜓评剧表演艺术家有新凤霞、赵丽蓉等。

  越剧  它的前身是流行于浙江嵊县一带的“落地唱书”,至三十年代逐步发展成为“女子绍兴文戏”。

四十年代初女子越剧在上海蓬勃发展,在艺术上吸取了昆剧、话剧的营养,逐渐成熟。

以尹桂芳、徐玉兰、王文娟、袁雪芬为代表的老一辈艺术家,较早地受到了中国共产党的关怀,在体制和艺术上进行了大胆的改革,新编越剧《祥林嫂》的演出是越剧发展史上的“里程碑”。

正是这批老艺术家的勇于改革、积极创新,在继承传统的基础上,根据自身的条件,博采众长,创造了自己独特的风格,逐渐形成了各具艺术特色的越剧流派。

新中国成立以来,在党的文艺方针指引下、越剧进入了一个大发展的黄金时期,创作出了《梁山伯与祝英台》、《红楼梦》、《西厢记》,在国内外都获得巨大声誉,《情探》《追鱼》《春香传》《孟丽君》《孔雀东南飞》《何文秀》《沙漠王子》《九件衣》《玉蜻蜓》等成为优秀保留剧目,其中《梁山伯与祝英台》《情探》《追鱼》《碧玉簪》《红楼梦》还被摄成电影等大批优秀剧目。

八十年代中期,浙江小百花越剧团在杭州成立,随之,浙江出现了令人瞩目的“小百花”现象。

一大批优秀“小百花”如雨后春笋脱颖而出。

如梅花大奖获得者茅威涛,梅花奖得主周云鹃、吴凤花等,他们又代表了新一代的越剧艺人,在百花园里竞相绽放,预示着越剧事业的进一步繁荣与发展。

主要剧院剧团有上越、浙百、绍百、芳华、南越等  黄梅戏  黄梅戏《天仙配》是安徽的主要地方戏曲剧种。

黄梅戏原名“黄梅调”或“采茶戏”,是十八世纪后期在皖、鄂、赣三省毗领地区形成的一种民间小戏。

其中一支逐渐东移到以安徽省怀宁县为中心的安庆地区,与当地民间艺术相结合,用当地语言歌唱、说白,形成了自己的特点,被称为“怀腔”或“怀调”。

这就是今日黄梅戏的前身。

在剧目方面,号称“大戏三十六本,小戏七十二折”。

大戏主要表现的是当时人民对阶级压迫、贫富悬殊的现实不满和对自由美好生活的向往。

如《荞麦记》、《告粮官》、《天仙配》等。

小戏大都表现的是农村劳动者的生活片段,如《点大麦》、《纺棉纱》、《卖斗箩》。

解放以后,先后整理改编了《天仙配》、《女驸马》、《罗帕记》、《半把剪刀》、《赵桂英》、《慈母泪》、《三搜国丈府》、《九件衣》等一批大小传统剧目,创作了神话剧《牛郎织女》、历史剧《失刑斩》、现代戏《春暖花开》、《小店春早》、《蓓蕾初开》。

其中《天仙配》、《女驸马》和《牛郎织女》相继搬上银幕,在国内外产生了较大影响。

严凤英、王少舫、吴琼、马兰、杨俊、韩再芬是黄梅戏的著名演员。

剧团主要有安徽省黄梅剧团、安庆黄梅剧团、湖北省黄梅剧团  潮剧  潮剧开台吉祥戏《五福连》之《京城会》潮剧又名潮州戏、潮音戏、潮调、潮州白字戏、潮曲,主要流行于潮州方言区,是用潮州话演唱的一个古老的地方戏曲剧种,距今已有440多年历史的古老剧种,被称为戏曲活化石。

潮剧在国内主要流布在广东东部、福建闽南漳州地区的云霄县、东山县、诏安县及平和县等,广泛流行于香港、东南亚、上海、以及西方许多国家和地区,泰国曾经是潮剧在全球的发展中心,现还有泰语潮剧,凡有潮州人的地方就有潮音。

潮剧经常在庙会上演出,表示于对“老爷”(指 神明)的尊敬,老百姓也喜爱在非常热闹的氛围下观看,使节日气氛更加浓重,因此,潮剧要比其它剧种更具浓郁的民俗色彩。

潮剧唱腔的特点,主要表现在唱腔的用调上。

曲牌唱腔或对偶曲唱腔一般都应用四种调即〔轻三六调〕、〔重三六调〕、〔活三五调〕、〔反线调〕,此外还有〔锁南枝〕调、〔斗鹌鹑〕调,以及犯腔犯调。

〔轻三六调〕以61235为主音构成旋律,适用于表现欢快跳跃、轻松热烈的情调,如《大难陈三》的〔哭相思〕。

〔重三六调〕以71245为主音构成旋律,用于表现庄穆、沉重、激动的情绪,如《奏黉门》的〔黄龙滚〕。

〔活三五调〕以57124为主音构成旋律,善于表现悲哀和优怨的情感。

〔活三五调〕为潮剧唱腔中的特殊音调,在唱腔中,其音调和潮语腔调十分密切,因唱词语音升降而产生音调圆活多变,故艺人说:“从乐谱上看,〔活三五调〕只有五音,但唱奏之,则一音数韵,圆活变化不止十音。

”具有潮腔潮调的浓厚韵味,如《琼花》的〔晴天霹雳〕等;〔活三五调〕属悲调,但潮剧唱腔用调多变,也有悲调喜唱的,如《京城会》的〔皂罗袍〕。

〔反线调〕以61245为主音构成旋律,它是〔轻三六调〕的变体调,即以凡为宫,唱奏起来有特殊的风味,多用于游园玩耍、轻松明快的场面,如《刺梁骥》的〔罗汉月〕等。

犯腔犯调,是潮剧唱腔用调中经常出现的手法。

潮剧唱腔用调比较讲究,一般互不混杂,如〔轻三六调〕避免74为主音,〔重三六调〕避免63为主音,如果混用,则为相犯。

传统剧目《杨子良讨亲》中的曲牌〔弄魂幡〕,是由〔轻三六调〕〔重三六调〕〔活三五调〕〔反线调〕四个调相犯而成,艺人俗称为〔四斗臭(凑)〕,具有诙谐风趣的情调。

〔锁南枝〕调和〔斗鹌鹑〕调也属犯调,但其子母腔句比较稳定。

〔斗鹌鹑〕调多用于自叹或待迟(待人末至)场面,带有凄清伤感的情绪。

〔锁南枝〕曲调较为沉闷,但也用于激动场面。

潮剧演唱用真声,主要受外地传入在弋阳腔、昆腔影响,与京剧、粤剧等的假声唱腔有很大区别,唱念用古谱二四谱,韵味浓郁。

唱腔是以曲牌联缀为主的曲牌体和板腔体的联和体制,至今仍保留着一唱众合(帮腔),二、三人合唱一曲或曲尾的形式,风格独特,表现力很强。

剧目分三类: 一类是来自宋元南戏和元明杂剧,传奇如《琵琶记》、《荆钗记》、《拜月亭》、《白兔记》、《高文举珍珠记》等等;另一类是取材于地方民间传说或以当地实事编撰的剧目,如《荔镜记》、《苏六娘》、《辞朗洲》、《金花女》,以及《龙井渡头》、《陈太爷选婿》、《换偶记》、《月容夫人》、《柴房会》、等;中国辛亥革命(公元一九一一年)和“五四”运动前后,潮剧盛行“样板戏”(即当时的现代戏)曾上演过《林则徐》、《人道》、《姐妹花》、《空谷兰》等许多剧目,也是潮剧丰富的传统剧目的一部份。

潮剧三宝:《扫窗会》《闹钗》《杨令婆辩本》;此外还有《刘明珠》、《告亲夫》、《闹开封》、《芦林会》、《井边会》等经典剧目;后期新编的古装潮剧更是数不胜数,样板戏亦层出不断。

特色乐器:二弦、椰胡、大笛、大鼓、深波、曲锣、号头、潮州唢呐。

  淮剧  淮剧《牙痕记》淮剧,又名江淮戏,流行于江苏、上海和安徽部分地区。

淮剧是距今已在二百余年的老剧种,早在清代中叶,江苏盐阜(盐城和阜宁)、清淮宝(淮安和宝应)一带流行着一种由家民号子和田歌雷雷腔、栽秧调发展而成的说唱形式门叹词,形式为一人单唱或二人对唱,仅以竹板击节。

后与苏北民间酬神的香火戏结合,称为江北小戏。

之后,又受徽剧和京剧的影响,在唱腔、表演和剧目等方面逐渐丰富,形成淮剧。

淮剧语言是以今建湖县的方言为基调,经过戏曲化而形成的一种舞台语言。

淮剧语言在长期的实践中逐步形成了20个韵部。

淮剧的唱腔音乐属板腔体,以[淮调]、[拉调]、[自由调]为三大主调。

[淮调]高亢激越,诉说性强,大多用于叙事。

拉调委婉细腻,线条清新,适用于抒情性的场景;[自由调]旋律流畅,可塑性大,具有综合性的表现性能。

围绕三大主调而派生出来的一些曲调,如一字腔、叶字调、穿十字、南昌调、下河调、淮悲调、大悲调等。

淮剧《一江春水向东流》淮剧的伴奏乐器、管弦乐有二胡、三弦、扬琴、笛、唢呐等,打击乐器有扁鼓、苏锣、铙钹、堂鼓等。

打击乐在香火戏锣鼓基础上吸收麒麟锣、盐阜花鼓锣等民间锣鼓演变而成。

淮剧的经典剧目:早期有生活小戏和大戏“九莲十三英”(即《秦香莲》、《蓝玉莲》等9本带“莲”字的戏和《王二英》、《顾凤英》(牙痕记)《苏迪英》等13本带“英”字的戏);淮剧传统经典剧目有《孟丽君》、《牙痕记》(又名《安寿保卖身》)、《玉杯缘》、《嫁衣血案》(又名《九件衣》)、《打碗记》、《哑女告状》、《恩仇记》、《柜中缘》、《白蛇传》、《岳飞》、《千里送京娘》、《状元袍》、《官禁民灯》以及清宫戏《蓝齐格格》等颇有影响。

上海淮剧团为以《金龙与蜉蝣》为标志,都市新淮剧的旗号在戏剧界引起很大凡响。

当今 江苏省淮剧团创作的精品工程淮剧现代戏《太阳花》、《一江春水向东流》、《孟丽君》也深受观众喜爱;《金色的教鞭》、《小豆庄风情》 被拍成电影。

  昆曲  昆曲牡丹亭昆曲是我国的古老剧种,约在元末明初形成于江苏昆山一带,又称“昆山腔”。

明代嘉靖时期杰出的戏曲音乐家魏良辅,对昆山腔进行了重大改革。

他吸收了南曲诸种唱腔和金元北曲中的音律唱法,以及江南的民间小曲等多种艺术成分,创造出一种轻柔委婉的“水磨腔”。

与选氏同时的剧作家梁辰鱼专为昆山腔编写了《浣纱记》一剧,演出后轰动江南,并迅速流行全国。

明末清初,昆曲一度繁荣,在艺术上更加精致完美,成为一个具有全国影的剧种。

至乾隆时期,昆曲艺术被统治阶级所掠夺,内容趋向宫廷化,以致脱离人民群众而渐衰落,到解放前夕,已濒临奄奄一息的境地。

解放后,昆曲在剧本.唱词。

唱腔等方面进行了改革,力求通俗易懂。

1956年浙江省昆苏剧团赴京成功地演出了《十五贯》,轰动全国。

1957年根据周总理的指示,建立了北方昆曲剧院。

昆曲这个古老的剧种,又焕发出艺术的青春。

昆曲已有五百年以上的历史,形成了一套完整的表演体系和独特的声腔系统。

它的剧目丰富,剧本文词典雅华美,文学性较高。

发音,吐字讲究四声,严守格律、板眼。

昆曲曲调是曲牌体,每出戏由成套曲牌构成。

唱腔圆润柔美,悠扬徐缓。

表演细腻,身段动作和歌唱紧密结合,舞蹈性很强。

伴奏乐器主要是笛子,有时也用三弦、笙、唢呐等。

明代中叶,昆曲向北方流传,经许多艺人的努力,将昆曲和北方地区语言相结合,形成了“北昆”;原来流行于江,浙一带的昆曲,则被称为“南昆”。

北昆的演出武戏较多,表现风棚U健豪放;南昆则注重音韵吐字和细腻做工,比较清婉缠绵。

昆曲在中国戏曲史中占有重要的地位,它对京剧和湘剧、川剧等地方剧种的形成和发展都有过直接的影响。

豫剧豫剧  原称“河南梆子”,也叫“河南高调”,因为河南省简称“豫”,解放后定名为豫剧。

是河南省的主要剧种之一。

豫剧传统剧目有六百多出。

著名演员有常香玉、牛得草等,代表剧目有《穆桂英挂帅》《红娘》《七品芝麻官》《花木兰》《朝阳沟》等。

  秦腔

求戏剧的知识

戏曲中国五大戏曲剧种:京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧  戏曲是中国传统的戏剧形式。

是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及各种表演艺术因素综合而成的。

它的起源 历史悠久,早在原始社会歌舞已有萌芽,在漫长发展的过程中,经过八百多年不断地丰富、更新与发展,才逐渐形成比较完整的戏曲艺术体系。

  我国各民族地区的戏曲剧种,约有三百六十多种,传统剧目数以万计。

中华人民共和国成立后又出现许多改编的传统剧目,新编历史剧和表现现代生活题材的现代戏,都受广大观众热烈欢迎。

比较流行著名的剧种有:昆曲、粤剧、川剧、淮剧、晋剧、汉剧、湘剧、潮剧、闽剧、祁剧、莆仙戏、河北梆子、湖南花鼓、吕剧、花鼓戏、徽剧、沪剧、京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧、秦腔  等五十多个剧种。

  京剧是中国戏曲曲种之一,发源于十九世纪中期的都城北京,并于清朝宫廷内得到了空前的繁荣。

其腔调以西皮和二黄为主,用胡琴和锣鼓等伴奏,被视为中国国粹。

清朝乾隆五十五年(公元1790年),来自中国南方的四大徽班陆续进入北京。

第一个进京的徽班是以唱“二黄”声腔为主的“三庆”,由于其声腔及剧目都很丰富,逐渐压倒了当时盛行于北京的秦腔。

许多秦腔班演员转入徽班,形成徽秦两腔的融合。

随后,另外三个徽班:“四喜”、“春台”和“和春”也来到北京,使盛行多年的昆剧逐渐衰落,昆剧演员也多转入徽班。

到了清朝道光年间湖北演员进京,带来了楚调(汉调、西皮调),在京师与徽班造成了西皮与二黄合流,形成所谓的“皮黄戏”。

此时在京师里形成的皮黄戏,受到北京语音与腔调的影响,有了“京音”的特色。

后来由于他们经常到上海演出,上海人就把这种带有北京特点的皮黄戏叫做“京戏”,也叫“京剧”。

又由于京剧在京师的迅速发展,使其艺术水平在中国戏曲中名列前茅,后来在全中国流行,所以也被称为“国剧”。

  京剧是在北京形成的戏曲剧种之一,至今已有将近二百年的历史。

它是在徽戏和汉戏的基础上,吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲剧种的优点和特长逐渐演变而形成的。

徽戏进京是在公元1790年(清乾隆五十五年),最早进京的徽戏班是安徽享有盛名的“三庆班”。

随后来京的又有“四喜”、“和春”、“春台”诸班,合称“四大徽班”。

  京剧的正式形成大约是道光二十年(1840年)以后的事,这时京剧的各种唱腔版式已初步具备,京剧的语言特点已经形成,在角色的行当方面已出现了新的变化,已拥有一批具有京剧特点的剧目,京剧第一代演员也已经出现:余胜三、张二奎、程长庚被称为老生“三鼎甲”,此外还有老生演员兼京剧剧作家卢胜奎。

程长庚是这一时期的代表人物,他在融合汉调、徽调并吸收昆曲加以改造和提高方面,比同时期的其他京剧演员作了更多的努力,对京剧表演艺术的形成贡献很大,对后世京剧的发展影响起了很大的作用。

  京剧音乐属于板腔体,主要唱腔有二黄、西皮两个系统,所以京剧也称“皮黄”。

京剧常用唱腔还有南梆子、四平调、高拔子和吹腔。

京剧的传统剧目约在一千多个,常演的约有三四百个以上,其中除来自徽戏、汉戏、昆曲与秦腔者外,也有相当数量是京剧艺人和民间作家陆续编写出来的。

京剧较擅长于表现历史题材的政治和军事斗争,故事大多取自历史演义和小说话本。

既有整本的大戏,也有大量的折子戏,此外还有一些连台本戏。

  京剧角色的行当划分比较严格,早期分为生、旦、净、末、丑、武行、流行(龙套)七行,以后归为生、旦、净、丑四大行。

  京剧形成以来,涌现出大量的优秀演员,他们对京剧的唱腔、表演,以及剧目和人物造型等方面的革新、发展做出了贡献,形成了许多影响很大的流派。

如老生程长庚、余三胜、张二奎、谭鑫培、汪桂花芬、孙菊仙、汪笑侬、刘鸿声、王鸿寿、余叔岩、高庆奎、言菊朋、周信芳、马连良、杨宝森、谭富英、李少春等;小生徐小香、程继先、姜妙香、叶盛兰等;考勤武生俞菊笙、黄月山、李春来、杨小楼、盖叫天、尚和玉、厉慧良等;旦角梅巧玲、余紫云、田桂凤、陈德霖、王瑶卿、梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、欧阳予倩、冯子和、小翠花、张君秋等、老旦龚云甫、李多奎等;净角穆凤山、黄润甫、何桂山、裘桂仙、金少山、裘盛戎等;丑角刘赶三、杨鸣玉(原为昆丑,加入京班演出)、王长林、肖长华等。

此外还有著名琴师孙佑臣、梅 田、徐兰沅、王少卿、杨宝忠等;著名鼓师杭子和、白登云、王燮元等。

  经典剧目:  霸王别姬(梅派)、白蛇传、定军山、贵妃醉酒(旦角折子戏)、群英会、借东风(须生)、玉堂春(程派)、九件衣、文昭关、望江亭、徐策跑城、辕门斩子、四郎探母、红鬃烈马(全部)锁麟囊、探阴山、杨门女将、 文姬归汉、罗成叫关、孟丽君、游上林(折子戏)、赵氏孤儿、谢瑶环......  评剧  于清宣统元年(1909)年形成于唐山,故又名“唐山落子”。

民国十二年(1923),创建该剧种的警世戏社在天津演出时,因其上演剧多有“惩恶扬善”、“警世化人”、“评古论今”之新意,纳名宿吕海寰建议,改称“评剧”;民国二十五年名伶白玉霜在上海拍影版《海棠红》,新闻界将评剧之称谓载于《大公报》,从此评剧的名字广泛传播于全国。

评剧源于冀东民间歌舞“秧歌”,秧歌是民间农历新正花会活动中的主要形式之一,由双人彩扮,对歌对舞,群体伴唱伴舞,锣鼓击节,唢呐或丝竹配乐伴秦,以歌唱民间生活故事、历史人物、四季风光为主要内容。

  明、清两代多有以唱秧歌为业者,所唱曲调以莲花落为主。

至清末,秧歌又汲取了乐亭皮影、鼓书等,遂演变成为具有冀东地方特色的“蹦蹦戏”。

蹦蹦戏初期为两小戏(一旦一丑),有唱有白,载歌载舞;所演剧目有百种以上,有一定的故事情节和首尾贯穿的人物,以叙事体第三人称为其主要特点。

音乐上也是向板腔体过渡的形态。

因蹦蹦艺人所唱曲调以莲花落为主,并以竹板(节子板)击节,故有蹦蹦戏与莲花落之混称。

演出形式是先以群体合唱“四喜歌”开场,再引出正戏。

道光二十年(1840)后,农民以习蹦蹦戏谋生者日益增多,涌出了大批唱蹦蹦戏的艺人。

由于艺人们各自所操的乡土方言和活动地域的不同,遂形成了东、西、北三路蹦蹦戏。

光绪六年至二十六年(1880-1990)间,出现了许多半职业和职业性的班社。

班社中优秀的蹦蹦艺人在互相竞争中,又彼此交流,互相汲取,从而推动了蹦蹦戏不断向前发展,将对口彩唱两小戏推进到三小戏(即拆出戏)阶段。

折出戏扮演者由三人称转化为第一人称,剧本由说唱体演变为代言体,出现了分场式的小型剧目,表演上也开始有了简单的脚色行当划分,表演上除在一定程度上保持传统秧歌舞蹈动作外,在一些剧目中开始引进模拟现实生活的写实动作,同时也开始仿效大剧种的程式动作。

但又不受严格的程式规范束缚,动作较为自由。

  念白以唐山地方语言为基础稍加韵化而成。

音乐唱腔,初具板腔体样式。

有了慢板、二六板、小悲调、锁板等;伴秦,以板胡为主,兼用唢呐、笛子;击节乐器甩掉了竹子板,改用枣木梆子并借用河北梆子锣经,启秦时以拉板胡者跺脚为令来指挥乐队伴秦。

舞台设施只置一桌二椅和守旧,别无他物。

折出戏剧目计有百余种,大部分来源于两小戏,或影卷、梆子剧本。

另一部分则是依据民间现实生活、时事传闻、古今传奇、历史小说、子弟书鼓词等编写而成。

在折出戏时期,清光绪三十四年,由于光绪、慈禧的相继逝世,清政府下令百日内禁止娱乐活动,致使蹦蹦戏各班社处于瘫痪状态,多有解体。

同年秋,一些艺人成立了庆春社。

为防止当局禁演,遂仿照大戏模式对折出戏进行全面改造,大量汲取了梆子板式和锣鼓,使蹦蹦戏具有了大型剧种的雏型。

改革后的蹦蹦戏,定名为“平腔梆子戏”。

宣统元年,唐山兴盛了永盛茶园,邀请庆春社做开业演出,深受广大工人及观众的热烈欢迎,从此庆春社在唐山站住了脚跟。

为巩固蹦蹦戏在城市中的阵地,班社艺人奋力赶写赶排新戏,至民国元年,创作、改编、移植的大型剧目已达三十余部,与此同时,也健全了表演行当,完善了唱腔板式和伴秦体制,从而使蹦蹦戏具有了崭新的艺术风貌。

至此,孕育在秧歌母体中的民间小戏,终于在民国初年以新的姿态脱颖而出,时人称其为唐山落子,后定名为评剧。

《杨三姐告状》、《安重根刺伊腾博文》等现代戏面对社会现实生活,以时事新闻为题材,在当时很有影响。

1949年10月1日,中华人民共和国成立后,在党的“百花齐放,推陈出新”的方针指引下,评剧呈现了一派繁荣景象;有许多省、市、自治区组建了评剧艺术团体,至此,评剧一跃而成为全国性的大剧种。

《杨三姐告状》又名《枪毙高占英》。

根据真人真事编剧。

写民国七年,富绅富贵章之子高占英娶贫女杨二姐为妻,高流氓成性,与其大嫂裴氏、五嫂金玉通奸。

二姐劝夫改邪归正,高便怀恨在心。

奸夫淫妇合谋,害死二姐。

三姐杨玉娥在吊孝中发现疑点,乃赴滦县告状,县官受贿,致使三姐败诉。

三姐不服,上告直隶总厅(天津),斗争终于胜利。

高占英伏法遭枪决。

此剧民国八年(1919)首演于哈尔滨庆丰剧院。

剧本首载1929年诚文信书局出版的《评戏大观》;中国戏剧出版社1957年12月出版的《成兆才剧本选集》亦收此剧。

《花为媒》故事见《聊斋志异-寄生》。

写王俊卿与表姐李月娥互相爱慕,但月娥父坚不允婚,俊卿相思成病。

媒婆阮妈另选张五可,并定计花园相亲。

张、王一见钟情。

迎娶之日,月娥母趁丈夫外出,亦将月娥送至王家,俊卿遂娶二妻。

此剧民国三年(1914)由庆春平腔梆子班首演于唐山盛茶园。

后收入《评剧大全》第2集。

越剧名剧玉蜻蜓评剧表演艺术家有新凤霞、赵丽蓉等。

  越剧  它的前身是流行于浙江嵊县一带的“落地唱书”,至三十年代逐步发展成为“女子绍兴文戏”。

  四十年代初女子越剧在上海蓬勃发展,在艺术上吸取了昆剧、话剧的营养,逐渐成熟。

以尹桂芳、徐玉兰、王文娟、袁雪芬为代表的老一辈艺术家,较早地受到了中国共产党的关怀,在体制和艺术上进行了大胆的改革,新编越剧《祥林嫂》的演出是越剧发展史上的“里程碑”。

正是这批老艺术家的勇于改革、积极创新,在继承传统的基础上,根据自身的条件,博采众长,创造了自己独特的风格,逐渐形成了各具艺术特色的越剧流派。

  新中国成立以来,在党的文艺方针指引下、越剧进入了一个大发展的黄金时期,创作出了《梁山伯与祝英台》、《红楼梦》、《西厢记》,在国内外都获得巨大声誉,《情探》《追鱼》《春香传》《孟丽君》《孔雀东南飞》《何文秀》《沙漠王子》《九件衣》《玉蜻蜓》等成为优秀保留剧目,其中《梁山伯与祝英台》《情探》《追鱼》《碧玉簪》《红楼梦》还被摄成电影等大批优秀剧目。

  八十年代中期,浙江小百花越剧团在杭州成立,随之,浙江出现了令人瞩目的“小百花”现象。

一大批优秀“小百花”如雨后春笋脱颖而出。

如梅花大奖获得者茅威涛,梅花奖得主周云鹃、吴凤花等,他们又代表了新一代的越剧艺人,在百花园里竞相绽放,预示着越剧事业的进一步繁荣与发展。

  主要剧院剧团有上越、浙百、绍百、芳华、南越等  黄梅戏  黄梅戏《红楼梦》是安徽的主要地方戏曲剧种。

黄梅戏原名“黄梅调”或“采茶戏”,是十八世纪后期在皖、鄂、赣三省毗领地区形成的一种民间小戏。

其中一支逐渐东移到以安徽省怀宁县为中心的安庆地区,与当地民间艺术相结合,用当地语言歌唱、说白,形成了自己的特点,被称为“怀腔”或“怀调”。

这就是今日黄梅戏的前身。

  在剧目方面,号称“大戏三十六本,小戏七十二折”。

大戏主要表现的是当时人民对阶级压迫、贫富悬殊的现实不满和对自由美好生活的向往。

如《荞麦记》、《告粮官》、《天仙配》等。

小戏大都表现的是农村劳动者的生活片段,如《点大麦》、《纺棉纱》、《卖斗箩》。

  解放以后,先后整理改编了《天仙配》、《女驸马》、《罗帕记》、《半把剪刀》、《赵桂英》、《慈母泪》、《三搜国丈府》、《九件衣》等一批大小传统剧目,创作了神话剧《牛郎织女》、历史剧《失刑斩》、现代戏《春暖花开》、《小店春早》、《蓓蕾初开》。

其中《天仙配》、《女驸马》和《牛郎织女》相继搬上银幕,在国内外产生了较大影响。

严凤英、王少舫、吴琼、马兰、杨俊、韩再芬是黄梅戏的著名演员。

  剧团主要有安徽省黄梅剧团、安庆黄梅剧团、湖北省黄梅剧团  淮剧  淮剧《牙痕记》淮剧,又名江淮戏,流行于江苏、上海和安徽部分地区。

淮剧是距今已在二百余年的老剧种,早在清代中叶,江苏盐阜(盐城和阜宁)、清淮宝(淮安和宝应)一带流行着一种由家民号子和田歌雷雷腔、栽秧调发展而成的说唱形式门叹词,形式为一人单唱或二人对唱,仅以竹板击节。

后与苏北民间酬神的香火戏结合,称为江北小戏。

之后,又受徽剧和京剧的影响,在唱腔、表演和剧目等方面逐渐丰富,形成淮剧。

淮剧语言是以今建湖县的方言为基调,经过戏曲化而形成的一种舞台语言。

淮剧语言在长期的实践中逐步形成了20个韵部。

淮剧的唱腔音乐属板腔体,以[淮调]、[拉调]、[自由调]为三大主调。

[淮调]高亢激越,诉说性强,大多用于叙事。

拉调委婉细腻,线条清新,适用于抒情性的场景;[自由调]旋律流畅,可塑性大,具有综合性的表现性能。

围绕三大主调而派生出来的一些曲调,如一字腔、叶字调、穿十字、南昌调、下河调、淮悲调、大悲调等。

淮剧《一江春水向东流》  淮剧的伴奏乐器、管弦乐有二胡、三弦、扬琴、笛、唢呐等,打击乐器有扁鼓、苏锣、铙钹、堂鼓等。

打击乐在香火戏锣鼓基础上吸收麒麟锣、盐阜花鼓锣等民间锣鼓演变而成。

  淮剧的经典剧目:早期有生活小戏和大戏“九莲十三英”(即《秦香莲》、《蓝玉莲》等9本带“莲”字的戏和《王二英》、《顾凤英》(牙痕记)《苏迪英》等13本带“英”字的戏);淮剧传统经典剧目有《孟丽君》、《牙痕记》(又名《安寿保卖身》)、《玉杯缘》、《嫁衣血案》(又名《九件衣》)、《打碗记》、《哑女告状》、《恩仇记》、《柜中缘》、《白蛇传》、《岳飞》、《千里送京娘》、《状元袍》、《官禁民灯》以及清宫戏《蓝齐格格》等颇有影响。

  上海淮剧团为以《金龙与蜉蝣》为标志,都市新淮剧的旗号在戏剧界引起很大凡响。

当今 江苏省淮剧团创作的精品工程淮剧现代戏《太阳花》、《一江春水向东流》、《孟丽君》也深受观众喜爱;《金色的教鞭》、《小豆庄风情》 被拍成电影。

  昆曲  昆曲牡丹亭昆曲是我国的古老剧种,约在元末明初形成于江苏昆山一带,又称“昆山腔”。

明代嘉靖时期杰出的戏曲音乐家魏良辅,对昆山腔进行了重大改革。

他吸收了南曲诸种唱腔和金元北曲中的音律唱法,以及江南的民间小曲等多种艺术成分,创造出一种轻柔委婉的“水磨腔”。

与选氏同时的剧作家梁辰鱼专为昆山腔编写了《浣纱记》一剧,演出后轰动江南,并迅速流行全国。

明末清初,昆曲一度繁荣,在艺术上更加精致完美,成为一个具有全国影的剧种。

至乾隆时期,昆曲艺术被统治阶级所掠夺,内容趋向宫廷化,以致脱离人民群众而渐衰落,到解放前夕,已濒临奄奄一息的境地。

解放后,昆曲在剧本.唱词。

唱腔等方面进行了改革,力求通俗易懂。

1956年浙江省昆苏剧团赴京成功地演出了《十五贯》,轰动全国。

1957年根据周总理的指示,建立了北方昆曲剧院。

昆曲这个古老的剧种,又焕发出艺术的青春。

  昆曲已有五百年以上的历史,形成了一套完整的表演体系和独特的声腔系统。

它的剧目丰富,剧本文词典雅华美,文学性较高。

发音,吐字讲究四声,严守格律、板眼。

昆曲曲调是曲牌体,每出戏由成套曲牌构成。

唱腔圆润柔美,悠扬徐缓。

表演细腻,身段动作和歌唱紧密结合,舞蹈性很强。

伴奏乐器主要是笛子,有时也用三弦、笙、唢呐等。

  明代中叶,昆曲向北方流传,经许多艺人的努力,将昆曲和北方地区语言相结合,形成了“北昆”;原来流行于江,浙一带的昆曲,则被称为“南昆”。

;比昆的演出武戏较多,表现风棚U健豪放;南昆则注重音韵吐字和细腻做工,比较清婉缠绵。

昆曲在中国戏曲史中占有重要的地位,它对京剧和湘剧、川剧等地方剧种的形成和发展都有过直接的影响。

豫剧豫剧  陕西省咸阳豫剧团成立于一九五二年,迄今已逾五十年历史,是陕西省具有较高影响的地市级专业艺术表演团体,国有全民...豫剧,原称“河南梆子”,也叫“河南高调”,因为河南省简称“豫”,解放后定名为豫剧。

是河南省的主要剧种之一。

豫剧传统剧目有六百多出。

著名演员有常香玉、牛得草等,代表剧目有《穆桂英挂帅》《红娘》《七品芝麻官》《花木兰》《朝阳沟》等。

  秦腔  又称乱弹,是中国戏曲曲种之一,源于西秦腔,如今流行于中国西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。

又因其以枣木梆子为击节乐器,所以又叫“梆子腔”,俗称“桄桄子”(因其以梆击节时发出“恍恍”声得名,陕西话发音尤为妙),是中国戏曲四大声腔中最古老、最丰富、最庞大的声腔体系。

秦腔创造了中国戏曲音乐中板式变化的结构方法,是最早的板腔体声腔,也是梆子腔(乱弹)系统的母体。

现在北方各地梆子戏虽然风格与秦腔有很大不同,但在音调和伴奏上都保持着共同的特征。

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。联系xxxxxxxx.com

Copyright©2020 一句话经典语录 www.yiyyy.com 版权所有

友情链接

心理测试 图片大全 壁纸图片