
小提琴串词 ,表演前说的 ,小提琴的上一个节目是朗诵。
急急
歌曲之王舒伯特在1817年创作了著名的艺术歌曲《鳟鱼》。
这部为钢琴与大、中、小提琴和低音提琴所做的作品共分五个乐章,以第四乐章最为著名。
在原作的歌曲中,作者先以愉快的心情,生动描绘了清澈小溪中快活游动的鳟鱼的可爱形象;而后,鳟鱼被猎人捕获,作者深为不满。
作者用分节歌的叙事方式表达了他对鳟鱼的命运无限同情与惋惜的心情,揭示了歌词深刻的寓意:善良与单纯往往要被虚伪与邪恶所害。
明亮的小河里面 有一条小鳟鱼 快活的游来游去 像箭儿一样 我站在小河岸旁 静静的朝它望 在清清的河水里面 它游得 多欢畅 在清清的河水里面 它游得多欢畅 歌词: 那渔夫带着钩竿 站在河岸旁 冷酷的看着它 想把鱼儿钓上 我心里这样期望 只要河水清又亮 他别想把小鳟鱼钓上岸 只要河水清又亮 他别想把小鳟鱼钓上岸 但渔夫不愿久等 浪费时光 他赶忙搅浑河水 我还来不及想 把小鳟鱼钓上岸 我满怀激愤的心情看小鳟鱼上了当 我满怀激愤的心情看小鳟鱼上了当 舒伯特在这首歌曲中不仅用伴奏音型塑造了小溪中的鳟鱼悠然自得地游动的形象,并且用分节歌的叙事方式提示了歌词深刻的寓意:善良与单纯往往要被虚诈与邪恶所害。
表明他对鳟鱼的命运无限同情与惋惜的心情。
作者曾根据这首歌曲作成A大调钢琴五重奏。
舒伯特这首A大调五重奏与通常的钢琴五重奏不同,不是那种钢琴加弦乐四重奏的标准形式,而是钢琴与小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴这样四件弦乐器的组合,亦即比标准形式少了第二小提琴,而以低音提琴取代。
再者,这首曲子有五个乐章,这一点也与众不同。
因为第四乐章是采用舒伯特本人的歌曲《鳟鱼》的旋律而作主题与变奏,所以此曲俗称《鳟鱼五重奏》。
毫无疑问,这绝对是舒伯特最美妙动听的室内乐佳作,甚至也是钢琴室内乐这个门类的一顶桂冠。
整个基调是浪漫而愉快的,情怀坦荡,自由自在,而且始终充满了歌唱性。
第四乐章不用说了,歌曲《鳟鱼》的旋律你应该是很熟悉的,或许还会唱呢。
即使是有点激动不安的第三乐章,也是歌唱性很强,还偷空来两句温柔的,带点安抚性的。
A大调通常都比较爽朗,而舒伯特此曲又特别流畅。
在钢琴与弦乐器,以及大小各提琴之间的轮番歌唱中,年轻的舒伯特想必是自己也深深陶醉进去了。
这首五重奏,A大调,D667,作于1819年,其标题因其第四乐章变奏曲主题采自舒伯特1817年所作的歌曲《鳟鱼》旋律而命名。
此曲乃舒伯特与其好友、男中音歌唱家佛格尔在北奥地利旅行时,受到博文加纳热情款待,因此而受博文加纳委托而作,首演于博文加纳府邸。
其5个乐章为:1.活泼的快板,A大调,古典奏鸣曲式。
开头以钢琴弹奏三连音音型,起连接全曲的作用。
先是第一主题的呈示与发展,然后经过部形成E大调,钢琴弹出第二主题,小提琴反复后进入呈示部小结尾。
发展部在以附点4分音符及8分音符进行的新节奏伴奏下,小提琴以C大调奏第一主题,展开幻想追逐。
再现部第一主题发展音型以D大调由钢琴再现,通过短小的尾奏而结束。
2.行板,F大调,由3个抒情的旋律组成。
第一旋律为F大调,第二旋律为升F小调,第三旋律为D大调。
然后第一旋律以降A大调,第二旋律为A小调,第三旋律为F大调重现,为巴赫、莫扎特的传统。
3.谐谑曲,急极,A大调,复合三段体。
以弦乐与钢琴对答,再构成赋格。
4.小行板,D大调,主题与6段变奏。
主题为歌曲《鳟鱼》,先以第一小提琴奏主题,弦乐陪衬。
第一变奏把旋律分配给钢琴,弦乐琶音为衬托。
第二变奏中提琴主奏,小提琴衬托,旋律移到低音提琴,钢琴奏复杂的快速经过句。
第四变奏转调到三连音节奏,第五变奏也有转调,第六变奏和结尾使用原歌曲伴奏中钢琴的波浪音型。
5.快板,A大调,不完全的奏鸣曲式,其中流露着匈牙利色彩。
巴洛克音乐与歌特音乐有什么区别
怎么区别
1. 简介“巴洛克”这个词在音乐史上的含义。
葡萄牙语baroque原意为不圆的、形状不规则的珍珠,现指欧洲17世纪和8世纪初期豪华的建筑风格。
音乐家借用此语概括地说明同一时期的音乐风格(见下文)。
2. 巴洛克时期音乐的旋律有什么特点
乐句长度不一,气息较长,无论是声乐还是器乐,旋律都空前地华丽复杂,有相当多的装饰音和模进音型。
和文艺复兴时期的旋律一样,曲调的进行常常带有形象化、象征性特征。
引人注目的是旋律中有明确的和声属性。
3. 巴洛克时期音乐的节奏是怎样的
主要分为自由节奏的和律动鲜明、规整的这两种节奏。
前者用于宣叙调、托卡塔、前奏曲等,后者用于咏叹调、赋格、舞曲等,在一个乐章中会保持始终。
这两种节奏常常搭配使用,如宣叙调与咏叹调,前奏曲(或托卡塔)与赋格。
4. 巴洛克音乐采用什么调式
大小调体系,它已取代了过去的“教会调式”。
5. 巴洛克音乐的和声是怎样的
已形成了完整的以主、属、下属为中心的大小调功能和声体系,利用不协和音作调性转换并使和声进行富有动力和情感色彩。
十二平均律在17世纪的发明与和声体系的充分发展有密切的关系。
6. 什么是通奏低音(thoroughbass, 又称作数字低音figured bass或basso continuo)
巴洛克时期特有的作曲手段。
在键盘乐器(通常为古钢琴)的乐谱低音声部写上明确的音,并标以说明其上方和声的数字(如数字6表示该音上方应有它的六度音和三度音)。
演奏者根据这种提示奏出低音与和声,而该和弦各音的排列以及织体由演奏者自行选择。
7. 巴洛克音乐的织体是怎样的
复调织体占主要地位,其写作技术达到了空前绝后的高峰。
与文艺复兴时期的复调不同之处在于它是在功能和声基础之上的对位。
同时也有许多作品采用主调织体。
8. 巴洛克时期的曲式是怎样的
以相互间形成节奏、速度、风格对比的多乐章结构为主,如组曲、变奏曲、协奏曲、康塔塔、清唱剧等,常用前奏曲与赋格、宣叙调与咏叹调的搭配关系。
复调乐曲的内部结构是以模仿手段写作的连续体(不分段),但可看出明确的呈示、发展和再现因素。
同时也有分段结构、变奏曲、在固定低音旋律之上进行变奏的帕萨卡利亚、夏空形式。
9. 巴洛克时期有哪些主要的音乐体裁
声乐:弥撒、经文歌、众赞歌、歌剧、清唱剧、康塔塔、受难乐以及各种独唱、合唱曲。
器乐:托卡塔、前奏曲、幻想曲、赋格曲、变奏曲、组曲、奏鸣曲(以独奏奏鸣曲与三重奏鸣曲为主)、协奏曲(管弦乐协奏曲、大协奏曲、、独奏协奏曲)。
10.巴罗克时期音乐的情绪是怎样的? 在一个乐章之内保持一种基本情绪,在乐章与乐章之间才形成对比. 11.巴罗克时期音乐的力度是怎样的? 不追求渐强和渐弱的细微变化,而是采用较为清晰的“阶梯式力度”。
第一节.歌剧的诞生和早期歌剧 1. 歌剧(Opera)诞生于何时何地
它是怎样诞生的
16世纪末、17世纪初诞生于意大利的佛罗伦萨。
由巴迪宫廷的卡梅拉塔会社(camerata,意为俱乐部或小集团)成员巴迪、温琴佐.伽利莱伊以及佛罗伦萨学者梅在经过大量的对古希腊悲剧研究的基础之上诞生的。
2. 歌剧的前身是哪些音乐形式
音乐和戏剧的结合可以追溯到古代,包括古希腊悲剧、中世纪的仪式剧、宗教神秘剧、奇迹剧,文艺复兴的牧歌套曲、田园剧、幕间剧等形式。
3. 简介幕间剧(intermedio)、田园剧(pastoral drama)。
幕间剧是在戏剧两幕之间演出的有音乐的短剧。
田园剧是传奇题材或乡村题材的带有音乐的舞台剧。
4. 历史上第一部歌剧是哪一部
谁创作的
故事取材于哪里
1597年由里努契尼写剧本、佩里作曲的《达芙尼》,取材于希腊神话。
但乐谱已遗失。
5. 现存的第一部歌剧是哪一部
谁创作的
故事取材于哪里
1600年里努契尼写剧本、佩里和卡契尼作曲的《优丽狄茜》。
取材于希腊神话。
6. 在最早的歌剧中音乐形式是怎样的
声乐部分以接近于朗诵的宣叙调为主,由少量乐器伴奏,采用通奏低音。
音乐形式较为简单。
7. 简介蒙特威尔第(Monteverdi)的歌剧写作观念以及他所奠定的早期歌剧形式。
主要是加强音乐性和情感表达。
具体做法是将宣叙调的旋律线条拉长,使其具有歌唱性,并与短小的歌曲、二重唱和牧歌式的重唱交替,形成对比。
他采用较大规模的乐队伴奏,并通过弦乐器的震音、拨弦以及不协和和声的运用造成强烈的戏剧性效果。
在歌剧中加入器乐段落,如一开始的“托卡塔”(即后来的序曲)、中间的舞曲等。
歌剧的基本模式正是在他的创作中形成的。
8. 举出蒙特威尔第的两部代表作。
《奥菲欧》(或译作《奥尔菲斯》)、《阿丽安娜》。
9. 继蒙特威尔第之后,17世纪威尼斯歌剧的代表人物(歌剧领域的威尼斯乐派)是谁
蒙特威尔第的学生卡瓦利(Cavalli,1602-1676)、切斯蒂(Cesti,1623-1669)。
10. 18世纪意大利拿坡里(那不勒斯)歌剧(拿坡里乐派或那不勒斯乐派)主要代表人物是谁
他的创作有哪些特点
阿.斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti,1660-1725)。
他重视音乐在歌剧中的抒情作用,强调咏叹调的表现力,创立了ABA形式结构,称作“返始咏叹调”或称“再现咏叹调”(da capo aria)。
他的乐队更加完备,还创立了“快-慢-快”的歌剧序曲(当时称作“交响曲”sinfonia)。
11. 拿坡里歌剧的特点是什么
注重独唱者声音的美感和音乐外在的效果,追求音乐语言和形式的程式化,音乐织体较简单,主要是独唱旋律和简单的和声伴奏。
缺点是缺少真实性和戏剧力度。
这种倾向导致了歌剧在18世纪的衰败。
12.介绍宣叙调和咏叹调. 宣叙调在歌剧(或清唱剧)中用于人物对话和剧情发展,其旋律接近于朗诵,咏叹调用来抒发人物感情并表现演唱技巧,音乐优美华丽,音域较宽。
13. 什么是白话朗诵宣叙调(又译作清宣叙调、干宣叙调,recitativo secco,dry recitative)和带伴奏宣叙调(recitative obbligato,accompagnato)? 前者是只用羽管键琴和一件低音乐器伴奏的宣叙调,主要用于大段的对话和独白。
后者采用乐队伴奏,用于紧张的戏剧性场面,由于它在某中程度上带有咏叹调特点,因此又称之为咏叙调(arioso或recitativo arioso)。
14.什么是“Da Capo Aria”(返始咏叹调)
ABA三段式咏叹调,再现时可以随歌手喜好加上一些自由的炫技。
15. A.斯卡拉蒂确立的意大利歌剧序曲是怎样的
(见本节第10题) 16. 法国歌剧是怎样形成的
十七世纪从意大利传入后,立即带上了法国化特征:重视宣叙调,在其中突出了法语特有的韵律和节奏感;在歌剧中加进大量舞蹈场面;舞台装饰极为华丽,表现帝王生活的气派;歌剧序曲采用与意大利相反的速度安排:慢——快——慢。
17. 奠定了法国歌剧形式的是哪一位作曲家
原籍意大利的吕利(Lully,1632—1687)。
(歌剧风格见上面第15题) 18. 简介法国作曲家拉莫的历史贡献。
作有大量歌剧和古钢琴作品,但更重要的是在1722年发表了《和声基础理论》,为现代和声理论奠定了基础。
19. 英国歌剧创作的代表人物是谁
请举出代表作一部。
浦赛尔(Purcell,1659—1695),代表作是《迪东和伊尼》。
20. 简介德国“歌唱剧”(singspiel)。
有对白的德国民间喜歌剧,音乐带有鲜明的民族特色。
对德国歌剧的发展有重要影响。
21. 简介清唱剧(Oratorio)、受难曲(Oratorio Passion)和康塔塔(Cantata)。
清唱剧:将宗教或史诗题材的歌词谱曲,音乐形式包括独唱、重唱、合唱和管弦乐,在教堂或音乐厅演出。
与歌剧不同之处在于清唱剧没有复杂的舞台装置和戏剧动作表演。
受难曲:音乐形式与清唱剧一样,在题材上集中于基督耶稣受难(钉十字架)的故事。
康塔塔:也译作大合唱,是带有独唱、重唱、合唱及管弦乐的体裁,内容有宗教的也有世俗的。
与清唱剧一样的是没有舞台装置和戏剧动作表演。
第二节. 器乐、键盘乐 1.简介德国路德教的众赞歌变奏曲(chorale variation)、众赞歌幻想曲(chorale fantasia)。
在众赞歌旋律基础上进行变奏或自由发展的管风琴曲。
2.简介托卡塔(toccata)和赋格曲(fugue)。
托卡塔:一种键盘乐曲体裁,节奏较自由,带有炫技性。
赋格曲:一种结构严谨、节奏规范的复调音乐体裁,主要是在一个主题之上以模仿对位手法构成。
3.简介恰空(chaconne)和帕萨卡利亚(passacaglia)。
恰空也译作夏空,是三拍子的舞曲,风格庄重。
通常是在一个多次出现的固定低音(或一个和声进行模式)之上以变奏手法写成。
帕萨卡利亚与恰空常常不加区别。
4.简介巴罗克时期的组曲。
将不同速度、节拍、民族风格的舞曲组织到一起的体裁。
5.巴罗克时期最著名的古钢琴作曲家有哪几位
法国的F.库泊兰(Francois Couperin,1668—1733)、拉莫,意大利的D.斯卡拉蒂(Domenico Scarlatti,1685—1757),德国的巴赫、亨德尔。
6.什么是十二平均律(equal temperament)
在键盘乐器上将一个八度内的所有半音都调成一样距离(音分)的调律方法。
小型合奏乐 1.简介巴罗克时期的教堂奏鸣曲(sonata da chiesa)和室内奏鸣曲(sonata da camera)。
奏鸣曲是独奏或重奏的器乐曲。
前者风格较为严肃,很少用舞曲,后者则轻快些,各个段落都采用舞曲风格。
2.简介独奏奏鸣曲(solo sonata)和三重奏鸣曲(trio sonata)。
独奏奏鸣曲由一把小提琴(或长笛或其他乐器)加一个通奏低音乐器,有时只有一件乐器独奏(如无伴奏小提琴奏鸣曲或古钢琴奏鸣曲)。
三重奏鸣曲由两把小提琴和一个通奏低音乐器(键盘乐器)、一把大提琴(或大管)演奏,两把小提琴演奏两条对位关系的旋律,另两件乐器演奏低音及和声。
大型合奏乐 3.简介大协奏曲(concerto grosso)、独奏协奏曲(solo concerto)和乐队协奏曲(ripieno concerto)。
大协奏曲:由几件乐器组成的独奏小组和管弦乐队的协奏。
独奏协奏曲:一件独奏乐器和管弦乐队的协奏。
乐队协奏曲(又译作管弦乐协奏曲):并不突出某件乐器或某个乐器组,实际上就是管弦乐曲,一般写法是由第一小提琴声部演奏主旋律,并运用数字低音。
4.简介维瓦尔蒂(A.Vivaldi,1675-1741)和他的协奏曲《四季》。
(略) 第三节.巴赫和亨德尔 以下问题欢迎朋友们来谈论。
1.巴赫(J.S.Bach,1685—1750)最杰出的写作技巧是什么
或:巴赫在音乐历史上最大的贡献是什么
2.巴赫被称为“继往开来”的人物,为什么
3.巴赫的作品种类繁多,请举出他的宗教音乐、管风琴曲、古钢琴曲、独奏器乐曲和管弦乐曲主要代表作。
4.亨德尔(Handel,1685—1759)在那两种音乐体裁中有突出的成就
5.为什么亨德尔的歌剧写作受到了挫折
他的歌剧有什么特点
6.亨德尔的清唱剧创作有哪些特点
请简介《弥赛亚》。
7.亨德尔重要的器乐作品有哪些
8.巴赫(J.S.Bach)与亨德尔(Handel)的音乐(包括写作手段和个性)有哪些不同之处
---------------- 主要作曲家 意大利∶ 科莱里(Arcangelo Corelli, 1653-1713) A.斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti, 1660-1725) 维瓦尔第(Antonio Vivaldi, 1678-1741) D.斯卡拉蒂(Domenico Scarlatti, 1685-1757) 德国∶ 巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685-1750) 亨德尔(George Frideric Handel, 1685-1759) 泰勒曼(Georg Philipp Telemann, 1681-1767) 法国∶ 吕利(Jean-Baptiste Lully, 1632-1687) 弗朗索瓦·库普兰(Francois Couperin, 1668-1733) 让-腓力·拉莫(Jean-Philippe Rameau, 1683-1764) 英国∶ 普赛尔(Henry Purcell, 1659-1695) Gothic)这个特定的字汇,早先指涉的是西欧的日耳曼部族。
时常误解它的审美学和混淆这个术语,哥特是80年代前中期主要存在的前朋克一个分支。
它以形成于地下摇滚的最黑暗和阴沉的特点很大程度上应受此荣誉,尽管今天它的荣誉更多的来自于乐队戏剧化的服装和它的追随者。
音质上,哥特采取了阴冷的合成器效果,加工了前朋克的吉他声音使它们建造一种不祥之兆,悲伤的感觉,通常是很壮观的音响背景。
在早期,它的歌词常常是自省和激烈的针对个人的,但是它诗歌般的敏感性很快导致品位转变到浪漫文学,宗教思想和超自然神秘主义上。
哥特通常不是严格意义上受欢迎的风格,被给予了一种华丽诗意的倾向,无情悲哀的挽歌和无止境的戏剧化。
然而,它产生了投入的,仍旧兴旺的亚文化,使它的美学概念在最初音乐全盛期过了很久后一直存在着。
哥特的教父是英国前朋克乐手Joy Division, 他的阴冷,偏僻,强迫性的自省音乐和歌词为哥特最初的结构打下了基础。
但是对于所有的意向和目的来说,真正赋予哥特生命的是”Bela Lugosis Dead”,来自1979年Bauhaus的首张专辑。
像the Cure 和Siouxsie & the Banshees这样阴冷的前朋克乐队已经在同一时期具备了完美的哥特风格,并且他们的重型音乐,恐吓的装容和黑色的服装成为了歌迷崇拜的一个重要的组成部分。
当哥特的声望在某一片被青少年疏离的敏感区(最初是在英国,那儿是大部分哥特乐队起源的地方,其次是美国)蔓延开来时,它的意识风尚变得越来越古怪,并且最初的音色稍微有些发展了。
The Cure,Siouqwie & the Banshees和the Mission UK和成了更多流行和另类的成分在他们的音乐中,当the Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim和美国的乐队Christian Death使用沉重的,不时受金属感化的手法。
在80年代末,最初的哥特运动已经不复存在了,但是这种音乐变异成了新的形式并继续影响很多黑暗金属流派。
在90年代期间,哥特音乐开始通过工业音乐来cross-pollinate,产生同时吸引两边的混合物,同暗潮流派(他们也同样将80s合成器与梦幻流行合在一起)一样。
90年代后半期,还可以看见哥特的影响力突然出现在重金属中;一个新的改革黑暗金属乐队的种类模仿了很多哥特的音色和风格,当一些另类金属乐队也从沿袭了哥特的视觉效果(包括Marilyn Manson, 他们不顾很多关于不属于哥特风格的反面评论)。
“Gothic”这词由来已久,在文艺复兴时期用来表示中世纪的艺术形式。
它的命名是从德国的“Goth”部落由来的,Goth人入侵了意大利并推翻了罗马帝国。
在15世纪,人们普遍带有着文艺复兴的观念,希望回到古典时代。
介于古典时代和文艺复兴时期的这段时间被称为中世纪。
因为意大利记恨Goth人毁掉了他们的罗马帝国,文艺复兴时期的人们始终对中世纪带有着否定的术语,他们称这一时期为“Gothic”意味着野蛮和粗野。
当然我们要看到事物的双面性,中世纪给世人留下了很多宝贵的文化遗产和杰出的艺术作品。
这时期的建筑技术上有了突破式的改进,产生了像NOTRE-PAME这样的哥特式大教堂。
哥特式的艺术不仅体现在建筑上,从12世纪到16世纪的早期,雕刻,玻璃制品,装饰物等都贴上了哥特艺术的标签。
宗教在哥特艺术作品中起到了很重要的因素。
画家,雕刻家们比起用现实主义的方法表现主题更多的运用宗教的感觉。
不管怎么说,文艺复兴时期的人们很显然对“Gothic”这个词汇是含蓄的否定。
在1822年左右的浪漫主义运动中(ROMANTIC MOVEMENT),中世纪文化逐渐极其相关事物在某些人眼中逐渐成为一种时尚。
浪漫主义成为这场文化运动的中心。
浪漫主义者希望跳出历史的限定,有些人希望回到中世纪时代,有些人从宗教或神秘注意中寻求理想,还有写人试图从自然中得到答案。
他们用自己不同的方式来达到自己的目标。
在整个浪漫主义运动中哥特开始被认为和黑暗,奇异,鬼魅等相关连,浪漫主义和哥特作家象Byron, Shelley, Baudelaire还有 Verlaine沉迷于对人类阴暗面的表现。
哥特情绪在视觉艺术上也有明显的体现,画家象Caspar David Friedrich 对黑暗和荒凉的展现。
而在建筑上新哥特式逐渐成为时尚。
这一时期许多哥特式小说家不断涌现,不仅哥特文学是对人类自身黑色阴暗面的展示,也是对当时社会正统思维模式的一种挑战,是一种恐怖,神秘色彩的混合体。
哥特小说中比较典型的角色是吸血鬼,例如玛利·雪莱的Frankenstein,布来恩.斯托克的Dracula,还有Edgar Allan 诗集中的描写.斯托克笔下对吸血鬼化身的描述同以往比较走入了对立的角度.(当代作家Anne Rice 的Interview with the Vampire和Poppy Z. Brite的Lost Souls等作品也是斯托克式的延续.) 到了20世纪30年代,近代哥特运动在英国开始上演,哥特运动的出现或许可视为是先前朋克运动(punk) 的延续。
不论如何,哥特精神开始在音乐上 展现其影响力,哥特音乐以表现人性的阴郁、空虚为主题,并且对死亡亦有着浓烈的兴趣,缓慢、悲伤甚至是恐怖都是其音乐的特色。
最早使用“哥特”这个术语的是英国广播电台节目主持人Anthony H. Wilson ,他同时也是Joy Division 的经纪人,他曾经宣布Joy Division 乐队将作为一支哥特式的乐队而有别于其他主流音乐流行乐队。
哥特文化作为一场现代文化运动,开始于七十年代末期PUNK摇滚的音乐浪潮,当后者渐渐退去的时候,哥特文化作为一种边缘的亚文化幸存了下来。
哥特文化是一种独特的中世纪复古风格的音乐、艺术和文学的文化范畴,在音乐上它承袭了七十年代欧美 PUNK摇滚音乐的音乐风格,在艺术上表现为一种对十二到十六世纪西欧的哥特式建筑风格的强烈复古倾向,在文学上演变为那种隐郁和怪诞的神秘黑暗文学。
哥特文化实际上倾向于那种非暴力的、和平主义的、被动的、宽忍的生活态度。
但在许多媒体中却将它错误地理解为那种极端暴力的,仇视少数民族的和白人至上主义的边缘文化。
哥特文化总是表现出一种孤僻疏离的,阴沉的精神气质,它总是去探讨那些引人深思的社会问题,种族歧视、战争、以及仇恨。
精神上对死亡的迷恋,驱使哥特文化不停地试图去找寻对生活、痛苦和死亡的另外一种思考。
初期的哥特音乐 一场新的哥特运动在整个80年代影响越来越大.相对70年代后期产生的朋克是判逆式的没有遵从的另类文化,也许新哥特运动的产生是对朋克的一种回映.哥特运动反对狭义的道德,性观念,和传统的宗教信仰.音乐反映人性中黑色阴暗面以及对死亡独特的迷恋.音乐抒缓而强劲的声音经常表现在抑郁,阴沉,甚至病态. 新哥特运动与10世纪的浪漫主义有着明显的关联,抒情诗性的,死亡的主题,对毁灭和黑暗的探寻是哥特艺术家的共同表现方式.音乐上,一些流派尽管加进了舞曲节拍和电子音乐元素,但仍以小和弦,缓慢的节奏表现出明显的怪诞和抑制机构特性.视觉上,哥特艺术家看上去喜欢强化一种死亡式的审美,苍白的面孔, 黑色的长服,维多利亚时代的时尚(如有绉饰边的衬衣),中世纪的废墟和哥特式的建筑. 很难具体确定哥特音乐产生的时间,70年代末期一些新的组合,乐队的声音或外形开始存在某种程度上黑色的成分.象The Cure, Siouxsie and the Banshees, The dreamend, Adam & the Ants, Ultravox, Killing Joke, The Sound, the Comsat Angels 还有 Joy Division.他们的新浪潮和dark pop music 的乐风对后来的哥特音乐产生有着非常大的影响.也许第一首真正的哥特圣歌是Bauhaus的Bela Lugosi's dead. 最早英国流行哥特乐队是UK Decay(现在已经没什么人知道了),80年代中期一些乐队象The Sisters of Mercy, The Mission和Fields of the Nephilim取得了相对的成功,他们的哥特摇滚乐和外形成为哥特的标准形式,成为许多后来组合的模仿对象,这种情况特别是在英国.这一时期非常优秀的乐队还有And Also The Tree,Xmal Deuschland,Love Like Blood等. 整个80年代老式的哥特乐风占据着主导的地位,而一些乐队探索着新的声音,并不段摸索着新的音乐路线,最好的例子就是Dead can Dance,在他们典型哥特式第一张同名专辑后音乐从中世纪和东方乐曲中吸收元素,风格融入了不少的世界音乐成分.之后的几年DCD获得了更多的认可,遗憾的是最近乐队已经解体.The Cocteau Twins和DCD相同是来自4AD公司的组合,是4AD低调迷幻乐风的代表. 英国不是唯一出产黑色音乐的地方,来自美国的The Swans 早期涉足与先锋乐派(avant-garde)领域,创作出了几张伟大的专辑象like Children of God, White Light from The Mouth of Infinity 还有 The Burning World.另一支传奇性的乐队Christian Death也许是被许多人认为是美国最著名的哥特乐队了,他们不断的做出一些有争议的专辑,最值得推荐的是Only Theatre of Pain 和 Catastrophe Ballet这两张.此外象Faith & the Muse,London after Midnight也是来自美国的优秀哥特组合. 哥特音乐的发展 现在让我们去了解一下哥特音乐的改良风格和其他相关乐派.产生与比利时的EBM(Electronic Body Music )是一种电子化阴冷黑色的音乐。
受德国KRAUTROCK运动中Kraftwerk之类电子乐队的影响下产生的。
EBM创始乐队之一Front 242一低限化的节拍,抑郁的声音和军国主义突击队是的装束被大家认识。
The Klinik, Insekt, Dive, Click Click, A Split Second 还有后来的Suicide Commando都是BM的一些重要乐队。
Dive和Klinik利用声纳噪音营造出一种冰冷的外太空气氛。
Suicide Commando则融入了更多的舞曲化成分。
类似的乐风在美国和加拿大被称为Industrial,象Front Line Assembly ,Skinny Puppy 等乐队。
他们制造查的合成音乐和多层次的声音非常适合带上耳机去欣赏。
Front Line Assembly的经典专辑Classic albums are Caustic Grip(1990) and Tactical Neural Implant (1992),值得每个喜欢EMB的人去收藏。
说到现在我们还没有谈到德国,那里可是现在哥特音乐的重镇。
许多德国的乐队被惯以DARK WAVE的音乐标签。
Project Pitchfork乐队是德国最早涉及到哥特音乐领域内,虽然他们的乐风有所改变,但一直算是一支流行化的组合,首张专集Dhyani亦为经典,有典型的黑色音乐和评论性的歌词组成。
Deine Lakaien乐队的成员有着深厚的音乐基础,他们做出了象'Love me to the end'这样的浪漫主义歌曲。
作品带有着某种程度的中世纪感觉。
德国很大一部分组合演唱时保持着自己的母语,例如Goethes Erben,乐队的名字也就说明了一切。
他们的前三张专辑就象是三部曲。
各自独立有相互关联。
而Lacrimosa,Tilo Wolf这些乐队通过加如金属乐的元素不断的对音乐的表现手法做出尝试。
当然我们必须要知道Das Ich这个组合,他们的经典专辑是Die Propheten,专辑中的歌曲机构复杂歌词充满着智慧化。
阴暗电子乐派代表团体Calva y Nada 用德语和西班牙语交错演唱,他们最有特点的是主唱Brenal的低音,而歌词方面多涉及政治,社会之类的话题,从这方面看这支乐队在哥特音乐王国中显得与众不同。
总的来说由于浪漫主义情节,德国的大多说乐队是浪漫的歌曲和阴暗电子化相结合的产物。
如今哥特范畴内的音乐越来越呈现出多元化的局面。
例如dark folk (阴暗民谣),这种乐风的代表是Current 93, Death in June, Sol Invictus还有Fire + Ice。
早期的C93作品比较实验性难以理解,之后David Tibet利用他个人化的思维开始想声学民谣的方向探索。
C93的前身乐队Death in June自从首张专辑Nada推出后颇受争议,他们甚至被指控为极端的右翼倾向。
但DIJ给我们留下印象最深刻的还是异教的祭典式的音乐。
如果想听这类音乐推荐给大家去找World Serpent,一个卓越的音乐厂牌,上面的提到的几支乐队均在其旗下推出过作品。
对了,还有一支意大利的组合Ordo Equitum Solis也应该值得我们的关注。
许多哥特乐队都有着某种中世纪的情节,他们将中世纪时期音乐和现代的创作手法相结合。
德国有着许多这样的中世纪组合,音乐的创作者一般有着良好的古典音乐教育背景,知名的乐团包括Qntal ,Estampie, Freiburger Spielleyt等。
在意大利这种音乐更有影响,象Ataraxia ,Camerata Mediolanense多做出了许多出色的音乐作品。
着类组合不仅仅有哥特的听众群还吸引着部分古典音乐的欣赏者。
而The Moon lay Hidden Beneath a Cloud和Rosa Crux的音乐中吸收了祭典音乐的成分。
当然许多乐队的风格是非常难以介定的,象意大利的Take Kirlian Camera ,20年来乐队风格年年都有变化。
而法国的情欲主义阴暗电子乐队Die form 的音乐主题多涉及S\\\/M(***),他们每一部作品多给我们带来新的惊奇。
另一支来自法国的乐队Collection d'Arnell Andrea的钢琴声非常有特点,成为自己的独特的标志。
善于创作管弦乐的In the Nursery乐队的作品非常适合作为电影中的陪乐。
在北欧的瑞典,Cold Meat Industry 着个厂牌通过多年的努力推出了很多独一无二的音乐作品。
旗下的乐队风格多样,如血腥派实验乐队Brighter Death Now 和Deutsch Nepal,氛围音乐组合Raison d'Etre,新古典主义的The Protagonist,天音组合Arcana等。
说到天音如果想更好的了解建议去听一听like Love is Colder than Death, Black Tape for a Blue Girl 还有Stoa这些代表乐队。
《我和音乐约会》的作文
我搜集了 几篇此类文章,希望帮助到您~第一篇:音乐是我一生的爱好。
我喜欢独自一人一边品茶一边听音乐。
我会选一个清幽的茶馆,拣一个相对僻静的位子,点一份绿茶,在品茶的同时,悠闲地欣赏那绵绵不断的音乐。
有时候我还纳闷,同是那支熟悉的曲子,但在茶馆里却是格外的好听,有时还可以听出与平时不一样的感受和认识。
再配着那柔和的灯光和壁画低诉着那份宁静与安逸,总叫我百听不厌。
这个时候我什么也懒得去想,一任时间静静的流,闭着眼睛独自享受这份难得的宁静,仿佛这里暂时与外界隔绝了似的,甚至可以感受到音符象是从我指尖上滑过;空气中流动的满是流动的音符,它们好似就围绕在我周边,或左或右,或上或下,服务生轻盈地来回走动,我可以感觉得到那些音符会在她们身体两侧自行分开、滑行而过,偶尔也会触碰一下我的鼻尖,轻轻地亲吻一下我的脸颊,伸出手,还可以感受到音符在我手掌上嬉戏游动……此时品茶与赏乐两者兼得,身心具爽。
这便是音乐带给我最美好的礼物。
心情沮丧或是精神疲惫的时候,我会关上房门,翻出一盘CD,送入CD机内,大胆的打开喇叭,让音乐声膨胀我整个房间,这时我可以随心所欲的唱,狂野无度的跳。
我不在乎唱得不专业不到位,更不在意跳得如何没水准,一任音乐覆盖我的心跳,淹没我的呼吸,包围我的身体,吞食我的灵魂;我要的是每一个音符的撞击,我要是的音乐此时的力量——我需要她带走我的忧伤与不快,让那沮丧和疲惫的心魔归于远古……累了,或坐或躺在地上,任曲子一支接一支往下放,然后我会面对镜子,重新打扮自己。
第二天,推开窗子,依然绽放我那灿烂、阳光的笑容,去迎接我生命中新的一天。
最无拘无束的就是听MP3了。
哈哈,记得有一次我骑着自行车回家,路过一菜市场时,两只耳朵里灌满了摇滚,整个人进入那音乐的境界里去了,高兴得意中全身不由自主的扭动了起来。
不好,车把一打拐,撞翻了一个鱼摊,我连人带车跌倒在鱼摊旁边。
好家伙,那数十条活蹦乱跳的鱼全在水泥地上蹦起迪来了,我狼狈地爬了起来,吐了吐舌头,忙不迭地道歉,顾不得自己一身脏水,扶起单车,快速溜人,但身后还是招来好一顿臭骂。
我出生在江南的一个山村,或许是传承了江南人特有的细腻,所以对江南丝竹情有独钟。
小时候我常听村里人唱歌、吹喇叭。
最羡慕的就是那会吹笛子的人。
常歪着脑袋看叔叔伯伯大哥哥怎么在略大于手指的一节竹子的一头嘬着嘴吹气,另一头双手用指头在那几个圆孔上按来按去后就发出了美妙的声音
好奇的我趁大人不注意的时候,也取了笛子学着捣腾,可吹出来的总是一个破烂的散音,有时候还会吓着自己。
长大后我才知道笛子两头其实不是连通的,而是利用了气旋的原理使之发音。
笛子是江南丝竹中典型的演奏乐器之一,它音色醇厚、圆润,演奏中讲究清新的“韵味”;笛子发音饱满、悠扬,柔而不暗,明而不刚,演奏旋律中多用连音,有时也穿插垛音、双音、断音等奏法润饰曲调。
笛子用连音演奏悠扬的旋律,在合奏中处于主导的地位。
连奏中加花更是使主旋律声部华丽而流畅,好似一个彩色的丝带始终飘在天空一样,随风起舞;力度的艺术化是笛子在江南丝竹中主要处理的特色,演奏时一会儿悠扬轻吹,一会儿清脆明亮,起伏的旋律使得江南丝竹乐韵味无穷,引人入胜。
如笛子演奏的云南民歌,表现的是儿童游戏时唱的对歌。
由一个具有呼唤性的音调开始,接着通过一连串的排句发问,但对方并没有被难倒,不假思索,脱口而出,对答如流。
问得巧,答得妙,生动活泼,妙趣横生。
还有笛子曲,又名杏花村。
主要情节为:一个牧童正在放牛,邻村的小姑娘路过,二人相见,对唱歌舞。
随意度曲调情,互表爱慕之意而别,只是现在社会很少有这样单纯的爱情了。
但我每次听都好象就看到牧童和小姑娘在眼前或歌或舞。
更有那唢呐独奏曲。
这首曲子原是流行于山东、河南、河北等地的民间乐曲。
它以热情欢快的旋律与百鸟和鸣之声,表现了生气勃勃的大自然景象。
这里还有一段美丽动人的故事,相传很久很久以前,凤凰只是一只很不起眼的小鸟,羽毛也很平常,丝毫不象传说中的那般光彩夺目。
但它有一个优点:它很勤劳,不像别的鸟那样吃饱了就知道玩,而是从早到晚忙个不停,将别的鸟扔掉的果实都一颗一颗捡起来,收藏在洞里。
别的鸟看到都说它傻,但它依然继续自己的工作。
果然,有一年,森林大旱。
鸟儿们觅不到食物,都饿的头昏眼花,快支撑不下去了。
这时,凤凰急忙打开山洞,把自己多年积存下来的干果和草籽拿出来分给大家,和大家共渡难关。
旱灾过后,为了感谢凤凰的救命之恩,鸟儿们都从自己身上选了一根最漂亮的羽毛拔下来,制成了一件光彩耀眼的百鸟衣献给凤凰,并一致推举它为鸟王。
以后,每逢凤凰生日之时,四面八方的鸟儿都会飞来向凤凰表示祝贺,这就是“百鸟朝凤”。
当然还有用二胡、葫芦丝、古筝、琵琶等民族乐器演奏的曲目都是我最喜欢听的。
比如、、、、、、《十面埋伏》、《汉宫秋月》等等。
我沉浸在梦幻的世界里,愉快美好的遐想带给我美好的回忆,也许,只有懂得欣赏它的人才能感受到它的神秘和内在的吸引力。
悦其音,乐其声。
欣赏音乐,是最快乐最惬意的事,当你学会欣赏它神秘的美,就会觉得自己的灵魂得到极大的释放,形得到极大的解脱。
当你真正去欣赏它并把自己放入到音乐中,就一定会感到一种无限的遐想悠然而生,然后音乐会带着你在天空中自由翱翔,你想飞多远想飞多久都行。
人生就像一首歌,有低沉的音符,也有激扬的旋律,让我们永远踏着高昂的节奏,快乐的享受人生吧
第二篇:在幽暗的灯光下,柔软的音乐从音箱里弥漫出来.音乐飘散着在屋中缓缓行走,腐蚀着我的灵魂。
此时我什么都不做什么都不想,闭上眼睛享受音乐的美妙。
记得我开始喜欢听音乐是听著名小提琴家俞丽拿演奏的梁祝。
俞丽拿是《梁祝》小提琴协奏曲最权威的演绎者之一。
她不仅在《梁祝》创作期间多次向曲作者何占豪、陈纲先生提出宝贵意见,而且还顺理成章的在1959年作品首演时担纲独奏,其时年仅18。
数十年来她演奏了无数次《梁祝》,技艺炉火纯青,感情细腻丰富。
而1996年由世界著名唱片公司BMG所灌录的这个版本,无疑具有极高的收藏价值,担任协奏的是英国广播音乐会管弦乐团,指挥则是俞丽拿的爱子李坚。
在这个版本中,俞丽拿的琴音宏大、坚实有力,刻划了一个爱憎分明、落落大方、充满自信的“祝英台”形象,艺术风格较之从前更加成熟。
我很沉迷这曲子。
有时间反复的听,听了很多年。
尤其喜欢在下雨天听这曲子。
会更敏锐的感受那缠绵里丝丝屡屡的忧伤。
我的心在那一刻也注满忧伤。
我是喜欢那种有点忧伤忧郁情调的。
也会在脑海里浮现电影的景象。
那电闪雷鸣滂沱大雨下炸开的坟墓,雨后彩虹,山青水秀百花盛开里翩跹的那对美丽的蝴蝶。
于是我慢慢的偏爱听几种乐器。
有些是哥哥影响而喜欢的。
哥哥喜欢弹吉他,吹口琴。
在他上大学放假时候带回来3盒理查德。
克莱德曼的钢琴曲磁带。
哥哥总听,我也无意的跟着听。
后来却深深地被钢琴的声音所迷惑。
从那时钢琴曲便永不休止地在我家里鸣响。
我熟悉那声音,熟悉那三盒磁带的曲子前后排列的顺序。
我也喜欢理查德。
克莱德曼穿着一身宝蓝色礼服绅士儒雅王子风采的样子。
更迷恋他在舞台表演时的如痴如醉。
那双精美的手指在黑白键上灵活舞蹈出阳光般地流响的曲子。
那轻松而跳跃的旋律。
我想那是上天赋予他最魔幻美妙轻柔的手。
有一段时间我自己经销磁带。
我又开始喜欢听古筝曲。
古筝有时如涓涓流淌的小溪,有时又如奔腾咆哮的江河。
我至今仍喜欢听古筝曲。
萨克斯管,我确实非常迷恋它的声音。
我认为那是一种自由的象征。
摇摆着,诉说着。
一种真正的放浪和伴随着无比深邃的柔情。
我特别喜欢听肯尼基的演奏。
他创造了音乐世界里萨克斯风,他那独具个人特色的高音萨克斯风吹奏俨然成为当代国际都会之间浪漫的代名词,无论是独处的角落,还是相拥的两人世界,不管是哀伤、寂寞,还是甜蜜、喜悦,你总会在肯尼吉的高音萨克斯风中找到你的情感归属。
肯尼基美国著名萨克斯演奏家。
1956年6月5日出生于美国西雅图。
少年时代在福兰克林读书,10岁时观看了一部音乐剧,从而开始迷恋上萨克斯。
上中学时曾试图进入一个爵士乐队,但没有如愿,可见他并不是一个音乐天才。
根据他母亲的意愿,他学了金融专业,并以优异成绩毕业于华盛顿大学财会系。
凯丽金在音乐上的成就,完全取决于他对萨克斯的热爱和长期不懈的刻苦努力。
多年来,他坚持每天练琴3至4小时。
凯丽金的音乐风格,是肯尼基的音乐。
1987年,肯尼基的畅销单曲“Songbird”让全球乐迷疯狂爱上萨克斯风这个乐器,萨克斯风正式跃身为流行乐坛的主角,不仅法兰克辛纳屈、芭芭拉史翠珊、席琳狄翁、惠妮休斯顿、黎安莱姆丝等跨世代乐坛巨星争相邀请肯尼吉打造一首萨克斯风情歌,就连美国总统柯林顿都对肯尼吉的吹奏才华竖起大拇指叫好。
肯尼基美国著名萨克斯演奏家。
应该说是凯丽金改变了人们对萨克斯的认识,他也成为近10年来全球最受欢迎的萨克斯演奏家。
出道以来,肯尼基总计创造了九张称霸全美当代爵士榜冠军,并打进流行专辑榜 TOP10的专辑,拥有24首抒情榜 TOP40单曲,历年的专辑、单曲、音乐录影带的累积销售也已冲破7500万张,他是流行音乐史上最畅销的演奏曲艺人,同时也是当代最畅销的爵士乐乐手。
肯尼基的才华为他赢得了葛莱美奖、全美音乐奖、灵魂列车奖与世界音乐奖。
我做音乐,因为我热爱音乐——肯尼G 。
听肯尼基的萨克斯很多年,在电视上看到他却是今年在我喜欢看的水均益主持的高端访问节目里。
他长长的头发,俊朗洒脱侃侃而谈。
我喜欢听那金色的长笛鸣响,每时每刻的呼唤,诉说着,多彩的旧日。
诉说着金色诉说,长笛的形状很美而它的声音也很美。
那是一种呜咽着的悲伤,是一种朦胧的执着,是爱,也是因爱而导致的怨恨和疼痛。
长笛是一种指尖和舌尖的默契,但便切近地响在耳边的却常常是演奏者清晰而令人感动的喘息声。
听着它们,会觉得自己置身在一个很深很深很静很静的峡谷中。
我喜欢在夜晚的时候在静谧和黑暗里听长笛曲。
我喜欢那副手执长笛的美丽飘逸的古代女人的画。
喜欢列侬的歌,非常投入地听他“诉说”。
于是觉出声音是一种非常奇特的物质。
声音就是意义,它可以带给心灵很多感觉。
心底不由升起感伤。
列侬以他的歌风靡了年轻的美国人,还因为,那一声在黑暗中响起的枪声,就无望地结束了列侬的时代。
列侬从此成为旧日的里程碑,而他诗意的声音留下来。
成为永恒的经典。
在一个寂静的午夜,我第一次倾听雅尼的音乐作品《夜莺》。
弦乐颤音,长笛吹出优美动人的鸟鸣般的华彩旋律,然后是阳光般流淌的雅尼的钢琴曲。
华美撼人的小提琴曲,大提琴的声音低沉而绵长,像幽怨而舒缓的诉说,但又表现着悲壮和辉煌。
连演奏者的指尖都是充满了色彩的。
《夜莺》将高雅的古典交响乐与绚丽的现代电声乐巧妙地结合起来。
那魅惑的乐曲让我感觉身在午夜的大森林之中。
茂密的树林飘逸的雾气,里面有高的树,树叶瑟瑟的作响,青蛙的呱呱乱叫。
还有各种鸟雀和松鼠吱吱叫声。
猫头鹰半睁半闭着眼睛,象猫一样,它是猫长着翅膀的哥哥。
松涛和风声。
还有夜光下很深的湖。
树林一直伸展到蔚蓝色的、深沉的海那儿去。
巨大的船只可以在树枝底下航行。
树林里住着几只夜莺。
它们的歌唱得非常美妙
夜莺唱着——唱得那么美妙,它的歌声打动了我们的心弦。
夜莺不停地唱下去。
它歌唱那安静的教堂墓地——那儿生长着白色的玫瑰花,那儿接骨木树发出甜蜜的香气。
夜莺的鸣唱把一切鸟雀的微弱的声音都压倒了。
夜莺把它的翅膀舒展到了料想不到的宽度,它在树木之间飞来飞去,在树枝之间缭绕。
飞上新的枝头栖息在那里,声声啼啭,等待它的黎明。
大地发出回声,丰盛、精彩有如织锦画一般。
雅尼的音乐就象金属般的阳光。
他是New age 音乐流派的代表人物。
雅尼生于希腊,喜欢古典文化,他在雅典卫城,印度泰姬陵,北京紫禁城都开过演奏会。
而这一首夜莺是他特意为来中国而作,原想用中国的玉萧做主奏,后来改成了长笛(flute)。
整首曲子,溢满了中国音乐的韵味。
让我们静静的坐下来,激活每一个听觉神经,打开我们内心的门,让我们开始聆听。
淡淡的弦乐远远的响着,长笛开始吹出柔美悠远的旋律。
就象月夜下,空旷的原野中,夜莺开始歌唱。
这一段,以长笛模仿夜莺的鸣叫为终了,然后清朗的钢琴加入进来,略带迟疑,小心翼翼的奏响。
如同一个深夜未眠的人,远远听见夜莺的歌唱,开始去寻访,又怕扰飞了夜莺。
长笛在钢琴奏完一段后再次响起。
如同夜莺在听到些微的动静后,沉寂了片刻,又开始歌唱。
钢琴间略的合奏,慢慢的,弦乐也加入进来,和钢琴汇合成了一道洪流,而长笛的声音仍是清晰明亮的,象一只燕子飞舞在一条河流之上。
如同夜莺的歌唱吸引了越来越多的人来倾听欣赏,发出感叹和赞美,而夜莺唱得越发好听了。
乐曲从高亢嘹亮的巨响转入清空恬淡的寂静,如同从一条奔涌的河流来到了平静的湖面,我们的心一下子沉静了下来,来到了最华彩最动情的段落。
明亮甜美的小提琴,深沉浑厚的大提琴,彼此开始眉目传情,互通款曲,音色和合奏都层次分明,炉火纯青,鸣珠奏玉般的钢琴漫不经心的敲打着,长笛在遥远的地方轻轻的唱和。
提琴,钢琴,长笛配合的亲密无间。
如同我们在聆听了夜莺的歌唱后,内心涌起了非常美丽非常动情的共鸣,提琴的弦如我们的心弦。
曲子又从静美转向洪流,所有的乐器都加入进来,纵情的歌唱。
我们发现奔涌的洪流中有人的合唱声,灼热嘹亮,人是造物主最精妙的设计,人的声带也是世间最好的乐器。
只有人声,才能表达发自内心的巨大喜悦。
雅尼也喜欢拿人声当乐器来用,或赞叹,或歌吟,或是呼喊,经常没有什么词句,只是单纯的美妙的人声。
乐曲在结尾的时候反而越来越高,在一声轰然巨响中噶然而止,如同千百个烟花同时绽放。
长笛的音色,有点阴柔忧伤,但绝不凄凉。
整个曲子是刚健清朗的,明媚如春天的阳光。
这首曲子是不适合做背景音乐的,听着听着,它会把你的血液加温,成血管中澎湃的激流。
它会让本来安坐的你想有站起来的冲动。
它会把有质感的美好和激情放置到你的心胸。
安徒生有篇童话《中国夜莺》。
遥远的中国有只夜莺,起初它美妙的歌声,只有母亲生病的贫苦女孩可以听到,生在皇宫享受富贵的人听不到。
后来皇帝把夜莺请到了皇宫,为它的歌声倾倒。
后来有人发明了机器夜莺,可以重复无休止的歌唱,于是自然的夜莺被冷落了,它又飞回树林,为穷人歌唱去了。
有天皇帝要死了,机器夜莺也坏了,这只夜莺又飞了回来,美妙的歌声连死神也陶醉了,皇帝又起死回生。
夜莺只为愿意倾听的人歌唱,不论你的富贵贫贱,它身上有最高贵的人性。
南丁格尔,创立了红十字会的伟大女性,她的名字便是夜莺(Nightingale)。
夜莺是属于所有人的,可当你需要的时候,只要安静的坐下来,去倾听和共鸣,这时候,它是专只唱给你一个人听的。
雅尼〈夜莺》的曲子蕴含浪漫与撼人的张力,跨越了种族与文化的疆界。
从中流泄出优美旋律,异国风情和撼人的能量。
音乐是一种难以形容的语言——它越过了正常的逻辑思维,直接向人们的心灵倾诉。
因此雅尼不喜欢在他的作品中加入明确的唱词。
对他而言,必须考虑的事就是忠实于情感。
他尽全力去表现事实。
他要传达的是他的生活感受和那些对他非常重要的事物。
”雅尼说:“你不必在高山之巅俯瞰风景,也无需在草地上久坐。
说真的,他最钟情于黑暗。
他有很多作品都是在地下室完成的。
那里没有窗户,很暗,也很静。
灵感总能到来。
雅尼说:“你不必在高山之巅俯瞰风景,也无需在草地上久坐。
说真的,他最钟情于黑暗。
他有很多作品都是在地下室完成的。
那里没有窗户,很暗,也很静。
灵感总能到来。
”他经常告诉他的朋友不要在他构思音乐的时候去打扰他,即便是原子弹爆炸也不要去告诉他,我想他的这份对音乐的执着和对音乐的喜爱已经在感染更多的人。
人们把雅尼(Yanni)称作是一个用音乐讲述生活的人。
从他的身上可以感到古老希腊的浪漫诗意与年轻美国的奔放现代的融合。
他曾说过:“我的目标是用感情与人们沟通,我捕捉到了生活的感受并把它溶于音乐之中,音乐将会给听众带来希望的撞击。
”Yanni出生在希腊南部的一个海滨小镇。
少时因为家境不好,无法受到正规有序的音乐教育,但这并不能抑制他与生俱来的音乐天赋的成长。
他可以不需要任何谱子而仅凭超人的记忆,准确地记下听过的任何音乐中的每一个音符。
他擅长用电子合成技术将古典音乐以现代人的视角做重新诠释。
作为一个拥有独特创作方式的音乐人,Yanni 不愿被纳入任何流派,他独创着一般魅力独具的音乐潮流。
跪求 贝多芬 钢琴奏鸣曲 op.2 no.1 第三乐章 的曲式结构图和详细的曲式分析,及写作技法分析
~~
第一钢琴奏鸣曲(献给约瑟夫·海顿)f小调 Op.2 No.1《第一钢琴奏鸣曲》是贝多芬呈献给他过去的老师海顿。
这首奏鸣曲具有悲剧性情绪,明显地暗示和显露出贝多芬精力旺盛的写作欲望及其深刻独创性。
这首奏鸣曲以精练的钢琴写法,澎湃着阴暗的热情,可以窥见到贝多芬日后强烈的、自成一体的乐调作风。
这首作品的节奏较为单调,小节间的区分也多少有点生硬,还留存着较为幼稚的作曲法。
尽管如此,在这首作品巾已经强烈地流露出贝多芬式的特质,头尾的两个乐章把贝多芬刚强和独特的个性表现得异常明显。
安·鲁宾斯坦曾经说过:“在Allegro中,一个音符也不象海顿和莫扎特,它充满了激情和戏剧性,一张愁眉不展的贝多芬面容。
Adagio按照当时的时代精神写成,但它毕竟还是较少柔媚。
在第三乐章中又是新的风味,这是戏剧性的小步舞曲。
在第四乐章中是同样的性格,其中没有一个音象海顿和莫扎特……。
”罗曼·罗兰非常正确地感觉到贝多芬在这首奏鸣曲中的音乐形象性方向,他指出:“在初期,在奏鸣曲第二号第一首中贝多芬还采用听到过的表达方式和句子。
但已经出现了粗鲁的、强烈的、断断续续的音调,这种音调在借用的语言说法上留下了痕迹。
本能地流露出思维的英勇气质,这不仅表现在大胆的性格上,而且表现在明确地、毫不含糊地意识到,怎样选择、决定和舍弃。
沉重的音型:在线条中再也没有莫扎特和他的模仿者所特有的猫一样的灵活。
它是笔直的,由坚定的手把它勾画出来。
它象一条极短的,但宽广平铺的道路,从一个想法转入另一个。
这是灵魂的大道,整个民族可以沿着这个大道走过。
不久,载重车队的士兵和轻骑兵也将通过它。
”《第一钢琴奏鸣曲》是贝多芬创作个性形成的杰出证明。
它衬托出贝多芬新的思想、新的形象,肯定了贝多芬先进的理智与感情相统一的伦理,表明了贝多芬把内心所有的力量服从于英勇的业绩、高尚的目的。
这首作品与日后的《热情奏鸣曲》是相通的,显露出《热情奏鸣曲》的面目。
曲体分析第一乐章 快板(Allegro) f小凋 2\\\/2拍子 奏鸣曲式1.呈示部(1—48)(1—8)主要主题 (f)(9—16)连接(16—20)动机重复(21—41)副主题 (bA)(42—48)结尾2.展开部(49—100)(49—94)主、副题动机发展(95—100)模进3.再现部(101—147)(101—108)主要主题 (在原调上)(109—119)连接(120—140)副主题 (在主音调上)(141—147)结束主题4.尾声(147—152)第二乐章 柔板(Adagio) F大调 3\\\/4拍子 较高等级的回旋曲式(没有展开部的奏鸣曲式)1.呈示部(1—31)(1—16)主要主题 (F)(17—22)连接(23—27)副主题 (c)(28—31)重复结束2.再现部(32—58)(32—47)主要主题 (在原调上)(48—58)副主题 (在主音调上)3.尾声(58—61)第三乐章 小快板的小步舞曲 [Menuetto(Allegretto)] f小调 3\\\/4拍子 小步舞曲复合歌谣曲式1.主歌谣曲式(1—40)(1—14)小步舞曲主题 (f一 A)(15—28)转调展开(29—40)主题 (原调一主音调)2.三声中部(41—73)(41—50)三声中部主题 (F—c)(51—65)中间部分(66—73)再现部 (主调一主音调)3.再现的主题歌谣曲式(1—40)4.没有尾声。
第四乐章 极急板(Prestissimo) f小调 2\\\/2拍子 较高等级的回旋曲式(用近似三声中部代替展开部的奏鸣曲式)1.呈示部(1—56)(1—13)主要主题 (f)(13—21)连接(22—34)副主题 (c)(35—50)重复乐句 [星夜钢琴网](51—57)结束主题(58—60)转调至近似三声中部2.近似三声中部(61—139) (bA)(61—80)第一部分(81—88)中间部分(89—96)再现(97—111)重复(111—139)转调再现3.再现部(140—198)(140—148)主要主题 (在原调上)(148—162)连接 [星夜钢琴网](163—190)副主题 (在主音调上)(191—198)结束主题4.没有尾声。
[---分页---]第一乐章这一乐章织体比较简单,以简洁紧凑的形式和典型的贝多芬式,细腻有机地发。
简洁手法几乎已达到最大的界限,主要动机具有强大的支配整体的力量,整个乐章充满了严肃、激情、兴奋、强而有力与毅然的决断力。
表情的连续显露出英勇性的直率线条和在海顿、莫扎特钢琴作品中曾未见到过的丰富和强烈的感情。
呈示部简洁的描绘是非常丰富的。
刚强的激情以不断增长的不安、坚决勇敢的结论,现实地描写了英雄的形象。
展开部是再现部强有力的准备部分,贝多芬又表现出新的持质,展现出猛烈的前进动力,给予整个乐章新鲜而强大的内在张力。
最后那猛烈敲击音的连续,凭着弱拍上的锐利强音,使音乐又掀起了高潮,为乐章刻划下英雄的性格。
本乐章几乎就是由一个动机展开而成的。
开头的两个动机虽然采用了莫扎特《g小调交响曲》终曲主题的轮廓,但贝多芬却完全重新理解了音乐,以变成刚毅的感性和号角声。
人们也把这种动机的形成称之为“曼海姆派爆发的火花。
”贝多芬在他初期的许多音乐中都使用了类似的动机,这种样式的动机很象是烟火往空中跃升而去,而曼海姆乐派也时常采用了这种手法。
[星夜钢琴网]总之,我们在这乐章中已经看到贝多芬以巨大的现实主义才能,探索了表达形象特性的音调,用各种因素的对比发展、综合、分解、过渡,把各种感情倾向和色彩集中在统一的范围内,充分显示情感的矛盾。
演奏注释[1]紧凑的主要主题以断奏上行分解和弦型进行,由a、b两个动机组成。
旋律的和声型进行很容易察觉到与铜管乐器的音响有联系,它表现出一种戏剧性的威力,似乎是一种表现力的召唤,一种感情的号角声。
形象性的音调在威武方面扩展,具有勇往直前的坚强性格。
三连音的节奏要弹得十分准确。
[2]上行形的颠峰要做出稍许的强调。
[3]左手第一个四分音符是五六和弦,注意不应当与前面三个和弦混成一个节奏型,它是由和弦来表现强拍。
[4] 以(crese.)(rit.)的内在对比,趋势逐渐高涨起来。
[5]倚音必须弹得尖锐,把时间紧迫起来,以符合音乐的急速性质。
可利用前倚音凝缩起来,在颠峰点加入sf,突出倚音所依附的那个音。
[7]音型化的和弦做出ff,应按住所有的音。
这个分解和弦不可慌张,每个音都要弹得很清楚。
[8]响亮的半终止,延长符号大约等于1小节。
音乐以片刻的胆怯、微弱的叹息为解决。
[9]号角声在低音区,因此低音应很确实,造成刚毅的感情对比。
[11]这4小节的基础是安祥圣咏式的陈述,是聚精会神的沉思。
背景上仿佛有几个乐队声部在相互呼应,左手要突出温和的下降形,要十分注意动机的第四拍不能与后面的第一拍混在一起,而要象轻盈的结束那样离键,敏锐地提高对音色表现力的感觉。
[15]下行的切分音好象是从第八小节第一拍的“叹息”发展而来的,用切分音的力度与叹息的消极音调相对比。
[16]到达平行大调(bA)属和弦,为副主题调性作准备。
[21]bA大调卜出现副主题。
它开始于属音的小九和弦,与主要主题巧妙对立,旋律线的动态相反。
清晰、上行、尖锐、号角声般音型的主部变成了柔和、下行、歌唱、灵活的音乐。
圆滑奏所呈现的曲线与主要主题的断奏是迥然不同的,八分音符的节奏型背景却出现了贝多芬非常喜欢采用的热情重音。
sf强调了加入不协和的装饰,但重复低音的印象不能消失。
[26]这里好象是急促的“感叹词”,片断重复、动机重复和模进,使音区扩展了。
[33]左手的切分音变得固执、坚定、号角声般,越来越强,而“感叹词”被肯定、确信所代替。
[34]终止式的下属和弦首次出现。
[37]乐句的终止。
先是一个不完满的完全终止,而后又通过变奏的部分重复进行到完全终止。
[41]结尾句开始。
(con espressione)带有哀愁寂寥的气氛,象一种小结尾的曲思。
右手的旋律应当弹得很深,左手的和弦则应当弹得短促。
重复两次的2小节片断提高一个八度,要强调两个主题问的戏剧性因素。
[47]此和弦给人以延伸音符的感觉,可做出主和弦与属和弦在感情、力度上的冲突,注意强弱的音乐处理。
[49]展开部基本上是p的性质。
从结束呈示部的调性(hA大调)开始,用主要主题和副主题动机发展而成。
八分音符进行应当连绵不断,高音声部须连贯进行,sf弹得肯定。
[67]低音下降的旋律要非常有精神,(1egato)可用力些,表情极其丰富。
[73]低音声部的切分音与右手的高喊声相呼应,左右手接连不断的重复加剧了思绪惊慌、萦绕不去的特性。
节奏重音要注意互相打断。
[81]到达主调的属和弦,并将该和弦在持续音上发展,三对连线音符中,第二对含义比较深长。
要逐渐安静,紧张消失了,但感情还未平息,叹息音调变了面貌,强调了抱怨、柔弱的情绪返回。
[85](tr.)要非常仔细,应该不加结束。
[93]左手惊慌的余音、同时下行的二度、三度要有分寸感。
迥音的动机加半音的锐利摩擦使气氛升腾起来,以预告主题和再现。
[95]连续的模进,由主动机的一个因素构成,并从很弱渐强,用这个模进引出再现部。
[101]再现部开始的力度与主要主题首次出现时的弱奏形成对比。
这里果断的特点使主要主题变得强而有力,把f增强为ff。
左手的和弦部分与呈示部不同,在强拍上给旋律作伴奏,节奏性比呈示部更加鲜明、更加坚决,整个是ff的性质,直至延长号。
[105]第一音都要跟左手的拍头配好弹出,贝多芬写下的装饰音都要弹在拍子上。
[109]在主要主题与副主题之间出现短小的、向下属方向的音调,它改变了主调性。
[120]副主题在主调上再现。
[星夜钢琴网][132]左手的切分重音是考验,是加强了的意志和决心。
[141]结束主题规模不大,但连续强大的打击音及其弱拍上的尖锐重音应当弹得极其强烈,以形成简洁有力的终止,使得最后的结论令人信服。
[146]进行到阻碍终止,引出短小的尾声。
尾声开始2小节是五度动机,并以缩短时值来加强发展为连续模进,最后以极强奏结束该乐章。
[---分页---]第二乐章此徐缓乐章就风格和内容而言,接近了莫扎特的奏鸣曲,充满了莫扎特罗可可的美感。
它起初是贝多芬1785年在波恩写的《c大调青年四重奏》的第二乐章,乐章可以看成三部曲形式,基本主题采取了二部式。
这个意味深远、高贵且又哀愁的主题是由仅仅十五岁少年想出的,不能不说是非常惊人的,听起来似乎有些平板,但其性质是典型的贝多芬音乐,从中可以看出贝多芬成长的过程。
罗曼·罗兰曾写道:“在第一首贝多芬奏鸣曲(0p.2 No.1)的(Adagio)中,美妙的表达在某种程度上是来自他人的,但是感情比较朴素,较少装饰,更接近于自然。
各种因素明确地对比着,而不是以逐渐改变色彩来从这一种过渡到另一种,线条进行没有修饰。
不只是关心,人们是否喜欢,而是注意更为正确地表达感情,而感情在任何时候也不能假装的。
”在这一乐章中,贝多芬创造了具有大型的、概括的、轮廓的、直率的旋律,而这种旋律完全符合它所表达的思想与感情综合的宽度、幅度和力度,常常有某种严峻的、斯巴达克式的东西。
乐章还表现在以(1egato)为主要标志,使演奏精致、敏锐、细腻。
它的旋律安祥而柔和,充满感情的明确轮廓被清晰的节奏支撑着,表情上形成相互对照,内容上一脉相承。
总之,这个乐章已经展现出贝多芬特有的悲怆美。
演奏注释[1]开始于具有美之奥妙的F大调主要主题。
这一主题是有再现对称的二部歌谣曲式,其第一部分是8小节乐段。
弹奏迥音时,要注意上助音放在弱拍上。
[8]准确地弹出高音声部中的十六分休止符,其余声部保留到底,要有节奏匀称之感。
[9]歌谣曲式的第二部分前半是属和弦的发挥,应当把低音c弹得很丰富,十六分音符进行轻盈、流利,不要用过多的踏板,高音声部的级进、下降都要有鼓涨起来的感觉。
迥音可把附点分割成三个音。
[10]sf只是表示强音之意。
[13]其后半提高一个八度再现主要的乐思,但没有再现完整的乐段而只再现了用完全终止结束的后乐句,并加以变奏。
二分音符F音要保留到底,可以深触键。
[14]用加重和弦的办法来代替(rinf.),以表现贝多芬怆美的世界。
[17]连接段落用新材料,并从跳出的新调d小调开始。
d小调动摇不安的经过部要保留拘谨特点,每组三个三度的音型应有朗诵音调的线条,左右手的音符进行应以四重奏的形态采取应答的方式,确实而牢固地巩固音乐的根基。
[23]优美的副主题在属调c大调5小节乐句上娓娓唱出,以从属和弦开始,用完全终止结束。
三十二分音符要弹得均匀、平滑、从容不迫,千万不要弹成“经过句”,要有明确的线条,与主要主题对比、联系。
[27]应当如歌,好象由大提琴奏出来一般。
[28]加固结束主题,重复结束动机,sf不必太强烈,手指尖的感觉好象深深地陷到和弦中去。
[29]动机进行变奏,它变化了三连音和延留音式的辅助音。
左右手上每两个音符的音型,第一个音符应当沉重些,而第二个音符要轻巧地离键,防止进行中断的现象,整个线条听起来要象是一个连绵不断的十六分音符三连音进行。
[31]结束和弦小节,增添了小七度音(bb),转回主调而引出再现部。
低音c必须响遍全小节。
[32]小规模的变奏被优美地装饰了,在主要主题旋律上先出现十六分音符,随后出现滑音式的三连音,此时的音乐手法相当纤细、绮丽。
[37]右手的三十二分音符应尽量优雅,在节奏上确实弹出三个音符对四个音符的组合进行。
[45]注意sf产生的和声效果。
[56]一个连续不断的线条,以致听不出左右手在轮流演奏,变奏的程度越来越大,要讲究平稳的情绪。
[58]尾声,静静地结束了再现部。
[---分页---]第三乐章此乐章带有曼海姆乐派及海顿、莫扎特创造的充满活力的小步舞曲传统,生动活泼而充满了幽默感。
小步舞曲的性质接近于古典交响曲的小步舞曲,它以率直、清晰的节奏范围来表达贝多芬的个性。
三声中部八分音符进行的特性音型极具戏剧性,使人联想到《第五交响曲》的诙谐曲。
这乐章的小步舞曲超出一般小步舞曲的优雅情趣,它不是优雅的宫廷舞曲,而是使人预感到诙谐曲的音乐。
主部的音色是阴暗的,而且出现锐利的不协和音,在音乐方面带有纯重的感情,有时甚至是忧郁不安的。
在乐章中似乎也可以看到弦乐四重奏的情景,在弱奏和弱拍上出现的锐利强音,产生的是悲痛的音响,而不带有诙谐的味道。
演奏注释[弱拍起]小步舞曲趣味主题的第一动机,要轻柔地触键,避免与下一小节的第一拍连结起来。
整个主题音乐的音色是阴暗的、是注重低音效果的,可以看到弦乐四重奏的背景:两只小提琴在细致地歌唱,同时大提琴给予很确实的回答。
重音的换置是有一些粗野的色彩,一种对未来的大胆领悟。
[8]把模仿的中间声部显示出来。
[11]倚音后面的音符可弹成两个八分音符。
[14] 必须把第三拍与第一拍连起来。
[24]第三拍后,双手隔八度的单音是全体动员的齐奏,弹奏时要想象一个八度音之下有大提琴在合奏,要以ff肯定式地做出来。
[29]8小节乐句开始,注意sf在第三拍上,动机主题再度以f出现在低音声部。
[30]颤音要做得非常贴切、如实。
[35]p应当突然出现,并注意它的之后还有pp的性质。
[36]平静的小结尾应极有透明声音。
[40]爽朗新鲜的F大调。
这个中间乐段的速度与前面相同,这里的弱起拍也应当同第一拍分开。
4小节的乐节主动机以左右手的交替所弹奏出旋律也同时发挥了对位法的妙趣,它与小步舞曲相对照显得更为流畅,充满鲜明的光彩与安静的温暖。
[41]三声中部。
第一部分是不对称的乐段,第一个八分音符应当突出、加重,其调性是同主音大调(F大调)。
[45]左手充分(1egato)呼应前面4小节,旋律在低音声部极其柔和。
应当轻轻地把高音声部里第三个四分音符放下,比中间声部的G音放得早些,G音应当保留到小节末。
[51]中间部分具有动机的性格,并是属和弦的发挥。
[59]右手平行四度的六和弦经过句,指法要准确、连贯,把最后两音移到左手时会显得轻松些,给人以强有力的解放感。
[65]右手的。
bB音可继续按音,与下面的A音连结起来。
[66]再现部的后乐句有变化,用三声中部调性的完满完全终止结束。
没有再现的连接段落,立即开始再现的主歌谣曲式。
[---分页---]第四乐章这是最具有贝多芬魄力的终曲。
它充满了贝多芬思维的大胆迸发,不绝如缕的琴声表达出热情澎湃的意境,有“小热情奏鸣曲”之称。
[星夜钢琴网]这一乐章把贝多芬热情激烈的天性和真正动人的贝多芬式精神充分地表现在急流的音乐中。
乐章极具戏剧性,有如兴奋的暴风雨袭来或大事件突发的感觉,形成了贝多芬的威力。
它的奏鸣曲式是变形的,乐曲的内容也倾向于浪漫风格,由于在展开部加入意境宽畅的新主题,同时使用了主要动机代替尾奏曲思,产生了回旋曲般的性格,在这种回旋曲中依然充满了奏鸣曲式般“动”的表现力。
乐章植入激烈的对比及动机的有机式展开手法,也产生了无比的内在紧张力。
兰兹比喻这乐章为“火山的急流”,描写它为非常自由、非常戏剧性的乐曲。
演奏注释[1]主要主题趁着急忙的三连音动态始于f小调,以具有近于激烈狂暴而大胆的重音动机开始。
左手三连音背景掀起激烈的旋涡,以强劲的反复给予呼应,右手的和弦重音须给予特别强烈的紧张度。
贝多芬式的典型休止符、节奏重音和力度重音明显公布,极其坚决、威风凛凛。
[2]注意左手是利用低音强劲的反复。
[5]左手注意声部的进行,G音应当保留到底。
[9]左手上的两个四分音符必须弹成断音。
[10]颤音要求弹得亲切、实在。
[12]主要主题用重属和弦结束。
[13]加固上面重属和弦,全末乐章的八分音符三连音进行都应当是连音,以形成一个动力性的大背景。
[17]强击出三点f音的上限音fff。
[22] 副主题伴随着三连音自然发展,显得很有动态性。
它运用了开头的迥音动机,给人一种与主要主题相对应的圆滑之感。
前面的力度ff一直保持有效,直至后面p出现为止。
[24]旋律线条在左手每组三连音的第一个音符上和右手每组三连音的第三个音符上。
[26]右手的三连音、左手的二连音的不规则节奏创造了期待的印象,这个旋律特别歌唱,有明显的斯拉夫民间音调。
[29]左手分解八度G音须弹得稍轻些。
[34]用完全终止结束,导入新的旋律。
左手使用阿尔贝堤低音,清晰、透亮,并且几乎不用踏板,右手的八度音如歌地,弹得纯朴、极富表情。
[50]以主要主题结束呈示部。
ff应当突然在右手进入,好象强调形象的内在对比,意志的振奋及感情的深沉与强烈的三连音流动浑为一体。
[61]转凋到近似三声中部,其调性是。
bA大调。
以回旋性发展了主要主题,表现出优稚的感动和激情,音乐显示对第一乐章开头动机的回想,在浑然忘我的气氛中对比。
左手上重复的和弦应当弹得轻盈透亮,可以想象是单簧管独奏配上弦乐伴奏。
[62]在左手第四拍上不留住而轻轻地放掉和弦,仿佛在寻找宁静、安逸,透过主题流露出献媚风格的痕迹。
[70]左手三个四分音符应当是连音。
[79]左手2小节部分应当是(1egato)。
[83]中间部分是属和弦的发挥。
[111]三连音的流动逐渐减弱力度,虽然是pp,要用三连音再次奔驰起来,重新取回无限活力,注意速度与表情。
左手的pp可从第一拍开始,pp与充满魄力的强奏sf相互交错,为后面将倾出的全部威力做准备。
这种手法充分显示出贝多芬的个性萌芽及那独有的雄大气宇。
[113]转调的再现连接段落,其性格材料是乐章开始的主动机,注意高音声部突出,应有管弦乐的音响。
[122]号角般的召唤,高音声部和低音声部做出sf,而中间声部重复的三、二度可以轻些。
[131]主调属和弦,并将该和弦发展成段落。
[133]高音声部要勾住旋律,使其圆滑进行。
[136]进入(decrese.)中,左手下面的c音要确实地弹出,使低音基础巩固,右手上声部是四分音符。
要赋予持续音以紧张感,使再现部的出现变得更为迫切。
[140]在再现部中,重新又是暴风雨,又是斗争,又是意志的奋发。
主要主题一直用f来陈述,避开了p和f的对比变换,引向热情的胜利。
[154]用主动机的材料延伸。
[19l]尾奏手法较为简单,以华美的三连音音符的琶音组成,慢慢提升的激烈热情造成了非凡的紧张力量。
最后以下降的琶音崩溃般地掉下来而突然结束,形成圆满的效果。
莫扎特小夜曲 赏析
莫扎特G大调弦乐小夜曲赏析 该曲是十八世纪中叶器乐小夜曲的典范,莫扎特于 1787 年8月24日 在维也纳完成,最早为弦乐合奏,后被改编为弦乐五重奏和弦乐四重奏,尤以弦乐四重奏最为流行,莫扎特一共写过13首小夜曲,这首可以算是他小夜曲最著名的一首。
原本曲子的标题
这首曲子原本有五个乐章,但是第二乐章的乐谱遗失了,变成现在所知的四个乐章.即使如此,这首曲子听起来还是相当完整,丝毫无损其艺术成就.四个乐章分别是: 第一乐章: 快板,G大调,4\\\/4拍,是奏鸣曲的形式,曲风华丽典雅。
第一主题开门见山,以活泼流畅的节奏和短促华丽的八分音符颤音,组成了欢乐的旋律,其中了明朗的情绪色彩和青春气息;随后是轻盈的舞步般旋律。
第二乐章: 行板,C大调,2\\\/2拍简洁的回旋曲式,营造甜美的气氛。
音乐开头乐队奏出简易、 动听如歌的主题,旋律温柔恬静,犹如轻舟荡漾,充满了绵绵情思。
有一段小提琴与大提琴的对答,使人联想到情侣在美丽花园里谈情说爱的浪漫,还有中提琴的背景衬托,听来相当惬意. 第三乐章:小快板,G大调,3\\\/4拍,轻盈的小步舞曲,像情侣沉醉在自然美景中,翩翩起舞的欢乐。
主题节奏鲜明,旋律流畅,充满了青春的活力。
第四乐章:回旋曲,G大调,快板,4\\\/4拍,曲调轻快,描写幸福的情侣踏上归途,全曲在最愉快的气氛下结束。
旋律明澈流丽,跳荡着无忧无虑的情感,象征着幸福完美的爱情。
它在该乐章中共出现五次,每次都作了调性变化。
最后仍重复这一主题,结束全曲。
此曲最大的特点就是没有任何管乐器,只是用弦乐器,小提琴,中提琴,大提琴与低音提琴.演奏出来的音乐悠扬悦耳,优雅清新,洋溢着一股难以形容的特殊魅力. 区别于歌剧,交响曲,协奏曲,奏鸣曲,小夜曲是用于向心爱的人表达情意的歌曲。
起源于欧洲中世纪骑士文学,流传于西班牙、意大利等欧洲国家。
旋律优美、委婉、缠绵,随着时代的发展,其形式也有所发展。
莫扎特在这首小夜曲采用了民间音乐的因素。
反映了他和民间音乐的联系,具有轻松活泼的特点。
它既包含了清新、生动活泼的情绪,又具有宽广、纯朴的抒情性。
它反映了18世纪末,处在被压迫地位的德奥知识分子摆脱封建专制主义的羁绊,对美好社会和光明、正义人的尊严的追求。
他的音乐风格具有诚挚、细腻、通俗优雅、轻灵、流丽的特征,大都充满了乐观主义的情绪,反映了上升时期的德奥资产阶级乐观向上的精神状态。
作者简介: 沃尔夫冈•阿马德乌斯•莫扎特Wolfgang Amadeus Mozart是奥地利作曲家,欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一,作为古典主义音乐的典范,他对欧洲音乐的发展起了巨大的作用。
莫扎特一共创作了22部歌剧、41 部交响乐、42部协奏曲、一部安魂曲以及奏鸣曲、室内乐、宗教音乐和歌曲等作品。
莫扎特1756年1月27日诞生在奥地利萨尔斯堡, 出生时风雪交加,3岁起显露极高的音乐天赋,4岁跟父亲学习钢琴,5岁开始作曲。
据说在他还不会写字的时候便已会作曲了,由其父亲记录他所谱的短小乐曲。
莫扎特的父亲宫廷乐师Leopold Mozart莱奥波尔德•莫扎特是一个小提琴家、管风琴家、作曲家和音乐教育家,他所著的小提琴演奏教程,不仅在奥地利和德国,而且在欧洲其他国家都享有盛名。
莫扎特从三岁时就显出了非凡的音乐天才,他时常走到钢琴前面,按着琴键细听,并努力弹出他曾经听到过的音乐。
有一次,莫扎特的父亲和朋友一起回家,年方四岁的莫扎特正坐在桌旁,父亲问他在做什么,他说他正改在写钢琴协奏曲,当他父亲把五线谱纸拿过来看时,激动得流出了眼泪,他对朋友说:“你看,这里写的一切是多么正确而且是有含义的啊
” 令人深感意外的是,这位曾轰动过整个欧洲的金光闪闪的宠儿此刻竟到处碰壁
神童已经长大,已不再是神童。
昔日的神童消失了,尽管他的才华随年龄成正比地增长,可现实社会却无情地冷落了他。
他不得不重新回到萨尔斯堡,而这样一来,大主教当然更加刻薄地对待他。
莫扎特的辛酸与窘境是任何一个有生活常识的人都不难想象的。
创作背景: 1781年6月,莫扎特终于在忍无可忍当中与大主教公开决裂。
他毅然辞职离去,成为欧洲历史上第一位公开摆脱宫廷束缚的音乐家。
在当时的社会条件下,这种举动无疑极其大胆而英勇。
因为,这意味着艰辛、饥饿甚至死亡。
列奥波尔德力劝他的儿子向大主教赔礼道歉,重归于好,莫扎特坚决拒绝。
他在给父亲的回信中写道:我不能再忍受这些了。
心灵使人高尚起来。
我不是公爵,但可能比很多继承来的公爵要正直得多。
我准备牺牲我的幸福、我的健康以至我的生命。
我的人格,对于我,对于你,都应该是最珍贵的
冲出牢笼的莫扎特定居在“音乐之都”的维也纳,开始了一个自由艺术家的生涯。
当时他年仅25岁,可离生命的终点却只有10年了。
莫扎特写作之轻松与神速使他的同时代人和后辈都把他看作是无师自通、不学而成的天才,纵观他的一生,除了孩提时期受到父亲的严格教诲外,的确从未得到过正式的教师指导。
天才是不容否认的,但人们往往因此而忽略了天才也离不开刻苦与勤奋。
1787年10月的一天,莫扎特与歌剧《唐璜》的乐队指挥库查尔兹一起散步时说:“以为我的艺术得来全不费功夫的人是错误的。
我确切地告诉你,亲爱的朋友,没有人会像我一样花这么多时间和思考来从事作曲;没有一位名家的作品我不是辛勤地研究了许多次。
”这首小夜曲是作者于1787年创作的,当时作者已经三十一岁,作者所创作的歌剧在近几年大获成功。
所以作者写出如此动人心弦的欢快旋律。
参考资料:自己的音乐课论文作业



