欢迎来到一句话经典语录网
我要投稿 投诉建议
当前位置:一句话经典语录 > 口号 > 电影是现实的渐近线口号

电影是现实的渐近线口号

时间:2016-12-31 06:02

巴赞的电影理论是哪些

他的电影理论很多,具体内容你可以买一本《电影是什么》看看。

  给你摘抄一小段:  法国电影理论家巴赞的段落镜头理论 新现实主义电影的手法和美学主张,促使以后的电影理论界不论在电影的叙事手法,蒙太奇剪辑、摄影、表演,以致在剧场景的结构上都出现新的论证和观点。

最明显的是法国电影理论家巴赞的段落镜头理论(即长镜头理论,反对单镜头剪辑,而主张像一些新现实主义影片一样,更多以段落或一场戏作为一个剪辑单元。

在他看来,只有这种剪辑方法,才更符合生活。

  “新浪潮”电影诞生于年1958年,该电影流派把巴赞推崇为自己的精神领袖。

巴赞的理论主要表现在两个方面:  一、“电影是现实的渐近线”  巴赞在《摄影影象的本体论》中,提出了“摄影的美学特征在于它能揭示真实”的美学原理。

他说:“……摄影机镜头摆脱了陈旧偏见,清除了我们的感觉蒙在客体上的精神锈斑,唯有这种冷眼旁观的镜头能够还世界以纯真的面貌,吸引我的注意,从而激起我的眷恋”。

由此,巴赞得出了这样的结论:电影艺术所具有的原始的第一特征就是“纪实的特征”。

它和任何艺术相比都更接近生活,更贴近现实。

巴赞的“电影是现实的渐近线”,被称作是“写实主义”的口号。

  在“新浪潮”的作品中,特昌弗的《胡作非为》直接实践了巴赞的理论,是一个很能说明巴赞理论的影片。

《胡作非为》描写了一个12岁男孩安托纳,由于得不到家长和老师们的理解和关心,两次出逃,流落街头,后因行窃经受警察与心理学家的审问,被送进劳教营,后又逃跑出来奔向大海的过程。

特吕弗打破了传统叙事手法,将影片的叙事语言始终保持在生活的渐近线上,形成了一种崭新的艺术风格。

这部影片同时在国际影坛上产生了巨大的反响和欢迎,为“新浪潮”的崛起打下了基础。

  二、场面调度的理论  巴赞认为:“叙事的真实性是与感性的真实性针锋相对的,而感性的真实性是首先来自空间的真实”。

蒙太奇理论的处理手法,是在“讲述事件”,这必然要对空间和时间进行大量的分割处理,从而破坏了感性的真实。

相反,景深镜头永远是“纪录事件”,它“尊重感性的真实空间和时间”,要求“在一视同仁的空间同一性之中保存物体”。

巴赞希望电影摄制者认识到电影画面本身所固有的原始力量,他认为,解释和阐明含义固然需要艺术技巧,但是通过不加修饰的画面来显示含义也是需要艺术技巧的。

所有这些,构成了巴赞“场面调度”的理论,也有人称其为“景深镜头”理论或“长镜头”理论。

巴赞提出的“场面调度理论,几乎在一切方面与蒙太奇理论相对立。

蒙太奇出于讲故事的目的对时空进行分割处理,而场面调度追求的是不作人为解释的时空相对统一;蒙太奇的叙事性决定了导演在电影艺术中的自我表现,而场面调度的纪录性决定了导演的自我消除;蒙太奇理论强调画面之外的人工技巧,而场面调度强调画面固有的原始力量;蒙太奇表现的是事物的单含义,具有鲜明性和强制性,而场面调度表现的是事物的多含义,它有瞬间性与随意性;蒙太奇引导观众进行选择,而场面调度提示观众进行选择。

  巴赞的这个理论影响了整整一代人。

特吕弗是巴赞的忠实弟子,他说:“没有正确的画面,正确的只有画面”。

戈达尔说:“电影就是每秒钟24画格的真理”。

他们的电影观念,同巴赞的场面调度的理论一脉相承。

  摄影影像的本体论(安德烈-巴赞)  如果用精神分析法去分析造型艺术,就可以把涂防腐香料殓藏尸体看成是造型艺术产生的基本因素。

精神分析法追溯绘画与雕刻的起源时,大概会找到木乃伊“情意结”(complexe)。

古代埃及宗教宣扬以生抗死,它认为,肉体不腐则生命犹存。

因此,这种宗教迎合了人类心理的基本要求-----与时间相抗衡。

因为死亡无非是时间赢得了胜利。

人为地把人体外形保存下来就意味着从时间长河中攫住生灵,使其永生。

妥善保存死者骨肉的完整外形,这曾经是天经地义的事。

一具用泡碱处理过的,干瘪的,呈褐色的木乃伊也就是古埃及的第一个雕像。

但是金字塔或通道中的迷宫不足以防止墓穴被盗,还要采取另外的保险措施,以防万一。

所以,在石棺附近,除了撒些小麦当作死者的食物外,还放上几尊陶制的小雕像,作为备用的木乃伊,死者身体一旦毁坏,这些雕像便可充当替身。

从雕术这种宗教起源中,我们可以看到它的原始功能:复制外形以保存生命。

显然,在史前洞穴中发现乱箭穿身的泥雕熊表现了同种心愿更积极的一个方面:泥熊等同于知兽的神化物,为的是祈求狩猎成功。

  当然,艺术与文明同时在演进,造型艺术也终于摆脱了这种巫术职能(路易十四就没有让后人把他的尸体涂上香料保存,只是请勒*布朗画了一幅肖像)。

但是,降伏时间的渴望毕竟是难以抑制的,文明的进步只不过是把这种要求升华为合乎情理的想法罢了。

我们不再相信模特儿与画像之间在本体论上有同一性,但是我们承认后者帮我们回忆起前者,因而使他不至于被遗忘。

描形绘像的做法已经与人类本位说的实用主义无关。

它涉及的不现是人生命延续的问题,而是更广泛的概念,即创造出一个符合现实原貌,而时间上独立自存的理想世界。

倘若人们在我们对绘画的盲目赞叹中有没有看到用形式的永恒克服岁月流逝的原始需要,“绘画便实在太虚妄”了。

如果说造型艺术不仅是它的美学史,而且应先是它的心理学历史,那么,这个历史基本上就是追求形似的历史,或者说是写实主义的发展史。

  从这种社会学观点看问题,照相术与电影的出现便自然而然地解释了现代绘画肇始于19世纪中叶的精神与技术的重大危机。

  安德烈*马尔罗在发表于(激情)杂志上的那篇文章中写道:“电影只是在造型艺术现实主义演进过程中最明显的表现,而现实主义的原理是随文艺复兴运动出现的,并且在巴罗克风格的绘画中得到了最极端的体现。

”  确实,世界绘画曾经实现了形式的象征主义与现实主义这间不同程度不同的平衡,但是,到了15世纪,西方绘画开始不再单纯注重用特有手段表现精神现实,而力求把对精神的表现和对于外部世界尽量逼真的描摹结合起来。

毫无疑义,一个具有决定性意义的事件就是透视画法的发明,这是第一个科学的初具机械特性的体系。

透视法使画家有可能制造出三度空间的幻象,物像看上去能够与我们的直接感受相仿。

  从此,绘画便在两种追求之间徘徊:一种属于纯美学范畴--表现精神的实在,在那里,形式的象征含义超越了被描绘的原形;而另一种追求是仅仅用逼真的模拟品替代外部世界的心理愿望。

这种追求幻象的要求一旦有所满足,便愈益强烈,以至于逐渐吞噬了造型艺术。

然而,由于透视画法只解决了形似问题,并不能表现运动,因而那里的现实主义自然只能限于探讨如何把事物的瞬间表现得富于戏剧性,即通过某种心理上的第四维暗示出在苦于静止不动的巴罗克艺术中是蕴含着生命的。

  当然,伟大的画家总是把这两种倾向结合起来:他们既能把握现实,又将现实融于艺术形式中,使两种倾向主次分明。

但是,我们看到的毕竟是本质迥异的两种现象,客观的评论应当善于将其区分,以便了解绘画艺术的演进。

从16世纪以来,对现实幻象的追求不断从内部影响绘画。

这是一种纯心理的需求,它本身并不属于美学范畴,只有从追求魔力的心理中才能找到它的根源。

但是,这种需求十分强烈,在它的影响下,造型艺术的平衡被全盘打乱了。

  围绕着艺术中的真实进行的论争就是由于这种误解,由于美学与心理学的混淆引起的。

要求既具体又本质地表现客观世界的真正现实主义,与迷惑视觉的(或迷惑头脑的)虚假现实主义混为一谈,后者满足的是几可乱真的幻象。

由此看来,中世纪艺术似乎就没有尝过这种冲突的苦头:它既有强烈的写实性,又是高雅的精神表现,它对于由新技术手段揭开的这一幕还一无所知呢。

透视法成了西方艺术的原罪。

  替它赎罪的人是尼埃普斯和卢米埃尔。

照相术既完成了巴罗克艺术的夙愿,也把造型艺术从追求形似的困扰中解放出来。

因为绘画曾经竭力为我们制造几可乱真的幻象,这种幻象对艺术来说已经足够了,但毕竟似真非真,而照相术与电影这两大发明从本质上最终解决了纠缠不清的现实主义问题。

一个画家不论有多巧,他的作品总要被打上不可避免的主观印记。

既然由人执笔作画,对画像的怀疑便不会消除。

所以,从巴罗克风格的绘画过渡到照相术,这里最本质的现象并不是单纯器材的完善(摄影在模仿色彩方面还远不及绘画),而是心理因素:它完全满足了我们把人排除在外,单靠机械的复制来制造幻象的欲望。

问题的解决不在于结果,而在于生成的方式。

  因此说,保持风格与形似两者之间的冲突是较为现代才有的现象,在感光玻璃片发明之前,恐怕还找不到这类冲突的迹象。

显而易见,夏尔丹的作品中令人赞叹的客观性与摄影师的客观性完全是两码事。

现实主义的危机真正开始于19世纪。

今天,毕加索成了这场危机的神话般人物,这场危机涉及到造型形式存在的条件及社会学基础。

现代画家摆脱了追求形似的心理,把形似与否的问题丢给了平民百姓,往后,就由平民百姓一方面把照相术与形似问题等同起来,另一方面把只求形似的绘画与这个问题等同起来吧。

  因此,摄影与绘画不同,它的独特性在于其本质上的客观性。

况且,作为摄影机眼睛的一组透镜代替了人的眼睛,而它们的名称就叫(法文OBJECTIF)。

在原物体与它的再现物之间只有另一个实物发生作用,这真是破天荒第一次。

外部世界的影像第一次按照严格的决定论自动生成,不需人加以干预,参与创造。

摄影师的个性只是在选择拍摄对象,确定拍摄角度和对现象的解释中表现出来。

这种个性在最终的作品中无论表露得多么明显,它与画家表现在绘画中的个性也不能相提并论。

一切艺术都是以人的参与为基础的,唯独在摄影中,我们有了不让人介入的特权。

照片作为“自然”现象作用于我的感官,它犹如兰花,宛若雪花,而鲜花与冰雪的美离不开植物与大地的本源。

  这种自动生成的方式彻底改变了影像的心理学。

摄影的客观性赋予影像以令人信服的,任何绘画作品都无法具有的力量。

不管我们用批判精神提出多少异议,我们不得不相信被摹写的原物是确实存在的,它是确确实实被重现出来,即被再现于时空之中的。

摄影得天独厚,可以把客体如实地转现到它的摹本上。

最逼真的绘画作品可以使我们更了解被描绘物的原貌,但是,不论我们怎样雄辩,它终究不会像摄影那样具有异乎寻常的威力,以博得我们的完全信任。

  于是,在达到形似效果方面,绘画只能作为一种较低级的技巧,作为复现手段的一种代用品。

唯有摄影机镜头下的客体影像能够满足我们潜意识提出的再现原物的需要,它比几可乱真的仿印更真切,因为它就是这件实物的原型。

不过,它已经摆脱了时间流逝的影响。

影像可能模糊不清,畸变褪色,失去纪录价值,但是它毕竟产生了被摄物的本体,影像就是这件被摄物。

相簿里一张张照片的魅力就在于此。

这是些灰色的或黑色的幽灵般的几乎分辨不清的影子,这不再是传统的家庭画像,而是能撩拨情思的人生的各个瞬间,它们摆脱了原来的命运,展现在我们面前,把它们记录下来不是靠艺术魔力,而是靠无动于衷的机械设备效力。

因为摄影不是像艺术那样去创造永恒,它只是给时间涂上香料,使时间免于自身的腐朽。

  其于这种观点,电影的出现使摄影的客观性在时间方面更臻完善。

影片不再满足于为我们录下被摄物的瞬间情景(就像琥珀中数百年的昆虫保存完整无损),而是使巴罗克风格的艺术从似动非动的困境中解脱出来。

事物的影像第一次映现了事物的时间延续,仿佛是一具可变的木乃伊。

  摄影影像具有独特的形似范畴,这也就决定了它有别于绘画,而遵循自己的美学原则。

摄影的美学特性在于揭示真实。

在外部世界的背景中分辨出湿漉漉人行道上的倒影或一个孩子的手势,这无须我的指点;摄影机镜头摆脱了我们对客体的习惯看法和偏见,清除了我的感觉蒙在客体上的精神锈斑,唯有这种冷眼旁观的镜头能够还世界以纯真的原貌,吸引我的注意力,从而激起我的眷恋。

凭借着摄影技术创造出来的,我们不曾了解的或未能见到的世界的自然影像,大自然最终做到了不仅模仿艺术,还仿效艺术。

  大自然的创造力甚至可以超过艺术家。

画家的美学世界与他周围的世界是异质的,画框圈出了一个实体上和本质上迥然不同的小天地。

相反,印在照片上一物像的存在如同指纹一样反映着被摄物的存在。

因此,摄影实际上是自然造物的补充,而不是替代。

  当超现实主义流派为了生出造型畸胎而求助于感光底片时,他们已经隐约地悟出了上述道理。

因为对超现实主义来说,美学目的离不开影像对我们头脑产生的机械效应。

想像与现实两者之间合乎逻辑的区别趋于消失。

任何形象都应被感觉为一件实物,任凭任何实物都应感觉为一个形象。

所以摄影曾经是超现实主义流派在创作中优先采用的技术手段,因为摄影取得的影像具有自然的属性:一种真正的幻象。

超现实主义绘画使用制造逼真效果的技巧,并且注重细节的精确,这就是摄影术的一种反证。

  显而易见,摄影的出现是造型艺术中最重要的事件。

它解除了困扰,又实现了夙愿,使西方绘画最终摆脱了现实主义的纠缠,恢复了自己独特的美学。

印象派的“现实主义”科学为借托,与制造逼真效果的技法截然对立;况且,只有不再注重外形的模仿时,色彩才能把外形淹没。

后来,在塞尚的作品中,坚实的形态重新进入构图,但是,它毕竟摆脱了制造幻象的透视法的几何学。

由机械产生的影像与绘画相颉颃,终于超过了巴罗克的形似,达到了与被摄物等同的水平,迫使绘画本身也变成了摄影的对象。

  既然摄影术使我们能欣赏到直观上未必能惹人喜欢的原物摹本,又不妨碍我们去欣赏不必以大自然为参照物纯画作,从此,帕斯卡式的指责就毫无意义了。

  此外,电影还是一种语言。

巴赞的电影理论是哪些

他的电影理论很多,具体内容你可以买一本《电影是什么》看看。

  给你摘抄一小段:  法国电影理论家巴赞的段落镜头理论 新现实主义电影的手法和美学主张,促使以后的电影理论界不论在电影的叙事手法,蒙太奇剪辑、摄影、表演,以致在剧场景的结构上都出现新的论证和观点。

最明显的是法国电影理论家巴赞的段落镜头理论(即长镜头理论,反对单镜头剪辑,而主张像一些新现实主义影片一样,更多以段落或一场戏作为一个剪辑单元。

在他看来,只有这种剪辑方法,才更符合生活。

  “新浪潮”电影诞生于年1958年,该电影流派把巴赞推崇为自己的精神领袖。

巴赞的理论主要表现在两个方面:  一、“电影是现实的渐近线”  巴赞在《摄影影象的本体论》中,提出了“摄影的美学特征在于它能揭示真实”的美学原理。

他说:“……摄影机镜头摆脱了陈旧偏见,清除了我们的感觉蒙在客体上的精神锈斑,唯有这种冷眼旁观的镜头能够还世界以纯真的面貌,吸引我的注意,从而激起我的眷恋”。

由此,巴赞得出了这样的结论:电影艺术所具有的原始的第一特征就是“纪实的特征”。

它和任何艺术相比都更接近生活,更贴近现实。

巴赞的“电影是现实的渐近线”,被称作是“写实主义”的口号。

  在“新浪潮”的作品中,特昌弗的《胡作非为》直接实践了巴赞的理论,是一个很能说明巴赞理论的影片。

《胡作非为》描写了一个12岁男孩安托纳,由于得不到家长和老师们的理解和关心,两次出逃,流落街头,后因行窃经受警察与心理学家的审问,被送进劳教营,后又逃跑出来奔向大海的过程。

特吕弗打破了传统叙事手法,将影片的叙事语言始终保持在生活的渐近线上,形成了一种崭新的艺术风格。

这部影片同时在国际影坛上产生了巨大的反响和欢迎,为“新浪潮”的崛起打下了基础。

  二、场面调度的理论  巴赞认为:“叙事的真实性是与感性的真实性针锋相对的,而感性的真实性是首先来自空间的真实”。

蒙太奇理论的处理手法,是在“讲述事件”,这必然要对空间和时间进行大量的分割处理,从而破坏了感性的真实。

相反,景深镜头永远是“纪录事件”,它“尊重感性的真实空间和时间”,要求“在一视同仁的空间同一性之中保存物体”。

巴赞希望电影摄制者认识到电影画面本身所固有的原始力量,他认为,解释和阐明含义固然需要艺术技巧,但是通过不加修饰的画面来显示含义也是需要艺术技巧的。

所有这些,构成了巴赞“场面调度”的理论,也有人称其为“景深镜头”理论或“长镜头”理论。

巴赞提出的“场面调度理论,几乎在一切方面与蒙太奇理论相对立。

蒙太奇出于讲故事的目的对时空进行分割处理,而场面调度追求的是不作人为解释的时空相对统一;蒙太奇的叙事性决定了导演在电影艺术中的自我表现,而场面调度的纪录性决定了导演的自我消除;蒙太奇理论强调画面之外的人工技巧,而场面调度强调画面固有的原始力量;蒙太奇表现的是事物的单含义,具有鲜明性和强制性,而场面调度表现的是事物的多含义,它有瞬间性与随意性;蒙太奇引导观众进行选择,而场面调度提示观众进行选择。

  巴赞的这个理论影响了整整一代人。

特吕弗是巴赞的忠实弟子,他说:“没有正确的画面,正确的只有画面”。

戈达尔说:“电影就是每秒钟24画格的真理”。

他们的电影观念,同巴赞的场面调度的理论一脉相承。

  摄影影像的本体论(安德烈-巴赞)  如果用精神分析法去分析造型艺术,就可以把涂防腐香料殓藏尸体看成是造型艺术产生的基本因素。

精神分析法追溯绘画与雕刻的起源时,大概会找到木乃伊“情意结”(complexe)。

古代埃及宗教宣扬以生抗死,它认为,肉体不腐则生命犹存。

因此,这种宗教迎合了人类心理的基本要求-----与时间相抗衡。

因为死亡无非是时间赢得了胜利。

人为地把人体外形保存下来就意味着从时间长河中攫住生灵,使其永生。

妥善保存死者骨肉的完整外形,这曾经是天经地义的事。

一具用泡碱处理过的,干瘪的,呈褐色的木乃伊也就是古埃及的第一个雕像。

但是金字塔或通道中的迷宫不足以防止墓穴被盗,还要采取另外的保险措施,以防万一。

所以,在石棺附近,除了撒些小麦当作死者的食物外,还放上几尊陶制的小雕像,作为备用的木乃伊,死者身体一旦毁坏,这些雕像便可充当替身。

从雕术这种宗教起源中,我们可以看到它的原始功能:复制外形以保存生命。

显然,在史前洞穴中发现乱箭穿身的泥雕熊表现了同种心愿更积极的一个方面:泥熊等同于知兽的神化物,为的是祈求狩猎成功。

  当然,艺术与文明同时在演进,造型艺术也终于摆脱了这种巫术职能(路易十四就没有让后人把他的尸体涂上香料保存,只是请勒*布朗画了一幅肖像)。

但是,降伏时间的渴望毕竟是难以抑制的,文明的进步只不过是把这种要求升华为合乎情理的想法罢了。

我们不再相信模特儿与画像之间在本体论上有同一性,但是我们承认后者帮我们回忆起前者,因而使他不至于被遗忘。

描形绘像的做法已经与人类本位说的实用主义无关。

它涉及的不现是人生命延续的问题,而是更广泛的概念,即创造出一个符合现实原貌,而时间上独立自存的理想世界。

倘若人们在我们对绘画的盲目赞叹中有没有看到用形式的永恒克服岁月流逝的原始需要,“绘画便实在太虚妄”了。

如果说造型艺术不仅是它的美学史,而且应先是它的心理学历史,那么,这个历史基本上就是追求形似的历史,或者说是写实主义的发展史。

  从这种社会学观点看问题,照相术与电影的出现便自然而然地解释了现代绘画肇始于19世纪中叶的精神与技术的重大危机。

  安德烈*马尔罗在发表于(激情)杂志上的那篇文章中写道:“电影只是在造型艺术现实主义演进过程中最明显的表现,而现实主义的原理是随文艺复兴运动出现的,并且在巴罗克风格的绘画中得到了最极端的体现。

”  确实,世界绘画曾经实现了形式的象征主义与现实主义这间不同程度不同的平衡,但是,到了15世纪,西方绘画开始不再单纯注重用特有手段表现精神现实,而力求把对精神的表现和对于外部世界尽量逼真的描摹结合起来。

毫无疑义,一个具有决定性意义的事件就是透视画法的发明,这是第一个科学的初具机械特性的体系。

透视法使画家有可能制造出三度空间的幻象,物像看上去能够与我们的直接感受相仿。

  从此,绘画便在两种追求之间徘徊:一种属于纯美学范畴--表现精神的实在,在那里,形式的象征含义超越了被描绘的原形;而另一种追求是仅仅用逼真的模拟品替代外部世界的心理愿望。

这种追求幻象的要求一旦有所满足,便愈益强烈,以至于逐渐吞噬了造型艺术。

然而,由于透视画法只解决了形似问题,并不能表现运动,因而那里的现实主义自然只能限于探讨如何把事物的瞬间表现得富于戏剧性,即通过某种心理上的第四维暗示出在苦于静止不动的巴罗克艺术中是蕴含着生命的。

  当然,伟大的画家总是把这两种倾向结合起来:他们既能把握现实,又将现实融于艺术形式中,使两种倾向主次分明。

但是,我们看到的毕竟是本质迥异的两种现象,客观的评论应当善于将其区分,以便了解绘画艺术的演进。

从16世纪以来,对现实幻象的追求不断从内部影响绘画。

这是一种纯心理的需求,它本身并不属于美学范畴,只有从追求魔力的心理中才能找到它的根源。

但是,这种需求十分强烈,在它的影响下,造型艺术的平衡被全盘打乱了。

  围绕着艺术中的真实进行的论争就是由于这种误解,由于美学与心理学的混淆引起的。

要求既具体又本质地表现客观世界的真正现实主义,与迷惑视觉的(或迷惑头脑的)虚假现实主义混为一谈,后者满足的是几可乱真的幻象。

由此看来,中世纪艺术似乎就没有尝过这种冲突的苦头:它既有强烈的写实性,又是高雅的精神表现,它对于由新技术手段揭开的这一幕还一无所知呢。

透视法成了西方艺术的原罪。

  替它赎罪的人是尼埃普斯和卢米埃尔。

照相术既完成了巴罗克艺术的夙愿,也把造型艺术从追求形似的困扰中解放出来。

因为绘画曾经竭力为我们制造几可乱真的幻象,这种幻象对艺术来说已经足够了,但毕竟似真非真,而照相术与电影这两大发明从本质上最终解决了纠缠不清的现实主义问题。

一个画家不论有多巧,他的作品总要被打上不可避免的主观印记。

既然由人执笔作画,对画像的怀疑便不会消除。

所以,从巴罗克风格的绘画过渡到照相术,这里最本质的现象并不是单纯器材的完善(摄影在模仿色彩方面还远不及绘画),而是心理因素:它完全满足了我们把人排除在外,单靠机械的复制来制造幻象的欲望。

问题的解决不在于结果,而在于生成的方式。

  因此说,保持风格与形似两者之间的冲突是较为现代才有的现象,在感光玻璃片发明之前,恐怕还找不到这类冲突的迹象。

显而易见,夏尔丹的作品中令人赞叹的客观性与摄影师的客观性完全是两码事。

现实主义的危机真正开始于19世纪。

今天,毕加索成了这场危机的神话般人物,这场危机涉及到造型形式存在的条件及社会学基础。

现代画家摆脱了追求形似的心理,把形似与否的问题丢给了平民百姓,往后,就由平民百姓一方面把照相术与形似问题等同起来,另一方面把只求形似的绘画与这个问题等同起来吧。

  因此,摄影与绘画不同,它的独特性在于其本质上的客观性。

况且,作为摄影机眼睛的一组透镜代替了人的眼睛,而它们的名称就叫(法文OBJECTIF)。

在原物体与它的再现物之间只有另一个实物发生作用,这真是破天荒第一次。

外部世界的影像第一次按照严格的决定论自动生成,不需人加以干预,参与创造。

摄影师的个性只是在选择拍摄对象,确定拍摄角度和对现象的解释中表现出来。

这种个性在最终的作品中无论表露得多么明显,它与画家表现在绘画中的个性也不能相提并论。

一切艺术都是以人的参与为基础的,唯独在摄影中,我们有了不让人介入的特权。

照片作为“自然”现象作用于我的感官,它犹如兰花,宛若雪花,而鲜花与冰雪的美离不开植物与大地的本源。

  这种自动生成的方式彻底改变了影像的心理学。

摄影的客观性赋予影像以令人信服的,任何绘画作品都无法具有的力量。

不管我们用批判精神提出多少异议,我们不得不相信被摹写的原物是确实存在的,它是确确实实被重现出来,即被再现于时空之中的。

摄影得天独厚,可以把客体如实地转现到它的摹本上。

最逼真的绘画作品可以使我们更了解被描绘物的原貌,但是,不论我们怎样雄辩,它终究不会像摄影那样具有异乎寻常的威力,以博得我们的完全信任。

  于是,在达到形似效果方面,绘画只能作为一种较低级的技巧,作为复现手段的一种代用品。

唯有摄影机镜头下的客体影像能够满足我们潜意识提出的再现原物的需要,它比几可乱真的仿印更真切,因为它就是这件实物的原型。

不过,它已经摆脱了时间流逝的影响。

影像可能模糊不清,畸变褪色,失去纪录价值,但是它毕竟产生了被摄物的本体,影像就是这件被摄物。

相簿里一张张照片的魅力就在于此。

这是些灰色的或黑色的幽灵般的几乎分辨不清的影子,这不再是传统的家庭画像,而是能撩拨情思的人生的各个瞬间,它们摆脱了原来的命运,展现在我们面前,把它们记录下来不是靠艺术魔力,而是靠无动于衷的机械设备效力。

因为摄影不是像艺术那样去创造永恒,它只是给时间涂上香料,使时间免于自身的腐朽。

  其于这种观点,电影的出现使摄影的客观性在时间方面更臻完善。

影片不再满足于为我们录下被摄物的瞬间情景(就像琥珀中数百年的昆虫保存完整无损),而是使巴罗克风格的艺术从似动非动的困境中解脱出来。

事物的影像第一次映现了事物的时间延续,仿佛是一具可变的木乃伊。

  摄影影像具有独特的形似范畴,这也就决定了它有别于绘画,而遵循自己的美学原则。

摄影的美学特性在于揭示真实。

在外部世界的背景中分辨出湿漉漉人行道上的倒影或一个孩子的手势,这无须我的指点;摄影机镜头摆脱了我们对客体的习惯看法和偏见,清除了我的感觉蒙在客体上的精神锈斑,唯有这种冷眼旁观的镜头能够还世界以纯真的原貌,吸引我的注意力,从而激起我的眷恋。

凭借着摄影技术创造出来的,我们不曾了解的或未能见到的世界的自然影像,大自然最终做到了不仅模仿艺术,还仿效艺术。

  大自然的创造力甚至可以超过艺术家。

画家的美学世界与他周围的世界是异质的,画框圈出了一个实体上和本质上迥然不同的小天地。

相反,印在照片上一物像的存在如同指纹一样反映着被摄物的存在。

因此,摄影实际上是自然造物的补充,而不是替代。

  当超现实主义流派为了生出造型畸胎而求助于感光底片时,他们已经隐约地悟出了上述道理。

因为对超现实主义来说,美学目的离不开影像对我们头脑产生的机械效应。

想像与现实两者之间合乎逻辑的区别趋于消失。

任何形象都应被感觉为一件实物,任凭任何实物都应感觉为一个形象。

所以摄影曾经是超现实主义流派在创作中优先采用的技术手段,因为摄影取得的影像具有自然的属性:一种真正的幻象。

超现实主义绘画使用制造逼真效果的技巧,并且注重细节的精确,这就是摄影术的一种反证。

  显而易见,摄影的出现是造型艺术中最重要的事件。

它解除了困扰,又实现了夙愿,使西方绘画最终摆脱了现实主义的纠缠,恢复了自己独特的美学。

印象派的“现实主义”科学为借托,与制造逼真效果的技法截然对立;况且,只有不再注重外形的模仿时,色彩才能把外形淹没。

后来,在塞尚的作品中,坚实的形态重新进入构图,但是,它毕竟摆脱了制造幻象的透视法的几何学。

由机械产生的影像与绘画相颉颃,终于超过了巴罗克的形似,达到了与被摄物等同的水平,迫使绘画本身也变成了摄影的对象。

  既然摄影术使我们能欣赏到直观上未必能惹人喜欢的原物摹本,又不妨碍我们去欣赏不必以大自然为参照物纯画作,从此,帕斯卡式的指责就毫无意义了。

  此外,电影还是一种语言。

1980年中国有个口号是 2000年一定要实现四个现代化 时至今日四个现代化实现了吗

1、新现实主义电影的美学特点: ◆内容题材的真实性。

取材生活,反映普通人的日常生活。

◆日常性、纪实性美学原则。

两大口号:“还我普通人”、“把摄影机扛到大街上去” 。

◆生活流的结构,反对戏剧化模式与人为编织的矛盾纠葛。

◆实景拍摄;自然光;拒绝明星制,雇佣非职业演员。

2、新现实主义代表人物及作品 罗西里尼《罗马,不设防的城市》1945 “新现实主义的宣言书”。

维斯康蒂《大地在波动》1947 最全面彻底贯彻新现实主义电影创作原则的影片。

德·西卡《偷自行车的人》1950 真实客观的叙述,深刻而理性的社会批判。

跟拍、固定镜头和慢移动镜头;非职业演员。

意大利新现实主义电影的创作原则是什么

抵抗运动和意大利解放为意大利新现实主义的电影创作,提供了最初的主要的题材。

因为,解放对于意大利人“并非意味着恢复不久以前的自由,而是意味着政治革命、盟军占领、经济与社会的.动荡。

此外,解放的进程是缓慢的,经历着延绵无尽的岁月。

它深刻地影响了意大利的经济、社会生活和道德面貌”。

同时,也必然影响到文艺创作。

意大利电影的创作,正如我们在前面曾经讲到的那样,是所有艺术中最为迅速地作出反映的一种艺术。

因此,新现实主义的美学价值便首先表现在他们的题材、内容上。

对于这一点《大英百科全书·电影艺术部分》也d曾作了具体的分析,并提出了新现实主义电影运动,主要表现了人类对于生存的四个基本问题的思考:1、反对战争,以及侵入他们国家的那种致命的政治混乱;2、反对饥饿;3、反对贫困和失业所造成的困境;4、反对家庭解体和堕落。

由于新现实主义是关于这样一些内容的表现和对于诸方面问题的思考,因而也就决定了它的影片的风格与形态。

这便使得新现实主义电影与占据世界银幕的好莱坞电影形成了鲜明的比较:新现实主义强调贫困,而不是好莱坞影片的魅力;强调丑陋的贫民茅棚,而不是洁净的时髦公寓;强调表现普通人、世俗无礼的人,而不是理想、完美的绅士等等。

新现实主义因此强调了那个不公正的社会结构,以及被那个社会所扭曲了的人的基本关系。

新现实主义赋予影片以深刻的现实意义,并同时在与好莱坞电影市场的抗衡中,以一种艺术影片,赢得了那一时期具有审美能力和具有道德修养的人,以及更为广泛的观赏者们的兴趣。

  意大利新现实主义的形式特征:  一、纪录性  新现实主义的电影艺术家们,对于现实的密切关注,并在电影作品中忠实于真实事件与人物的再现,使文学故事性消失在如同新闻报道的实际生活的叙事状态之中。

《偷自行车的人》和《罗马十一时》都是这方面最为突出的例子。

而《罗马十一时》一片由于有了新闻记者在叙事上的参与,而更像是一部新闻工作者的一次报道。

  意大利电影工作者的摄影机也如同“新闻片摄影机的人性,它与手和眼密不可分,几乎与人体等同,随时配合摄影师的注意力”。

客观的尽可能不侵蚀原有物质的全貌,在观众的脑海中,将银幕现实的表象与真实的现实合二为  一。

巴赞称新现实主义的影片的纪录性,具有极为特殊的美学价值。

  二、实景拍摄  这是新现实主义“纪录性”的一部分体现。

这样一种拍摄方法,将真实的社会环境与人物的命运在视象上紧密地结合起来。

新现实主义电影工作者的口号是:将摄影机搬到大街小巷上去,在实际空间中进行拍摄。

而在此之中,摄影机跟随着人物在实际空间中的运动,正是电影在空间观念上的突破,它自然使得传统的场面调度的观念随之消失,而使更为电影化的真实的空间形式得以表现出来。

同时,实景拍摄也避免了隶属于舞台观念的戏剧性用光,意大利新现实主义的摄影师 fl、]更多地采用了自然光。

  三、长镜头的运用  在新现实主义的代表作品中,长镜头的运用作为表现空间真实的手段,起到了突出影片形式与风格的独特作用。

这种没有被分割得很碎的视觉处理,似乎使每一个镜头都成为完整的一段。

这既体现了创作者忠实于自然的客观性,又使影片获得了现实真实的透明性,最终消失了自我的主观性。

巴赞曾提出。

:“电影的特性,暂就其纯粹状态而言,仅仅在于摄影上严守空间的统一”。

从这个意义上讲,新现实主义对于长镜头的运用,在空间观念上是符合巴赞所下的定义,是符合电影特性的。

  四、关于非职业演员的运用  在新现实主义的许多代表作品中,的确都运用了非职业演员的表演。

然而,巴赞在进行深入的分析中提出,非职业演员的运用,并非是新现实主义的贡献,早在《战舰波将金号》中,群众演员就代替了大明星。

同时,巴赞还谈到:“从电影史上看,不用职业演员这种作法不能说明社会现实主义电影的特征,也不能说明当代意大利流派的特征;对明星原则的否定,一视同仁地使用职业演员和临时演员,这才确实是他们的特点。

这里重要的是避免职业演员的角色类型固定化:他与人物之间的关系不应当为观众造成先入为主的概念”。

而新现实主义将职业演员与非职业演员的混用,使演员之间相互影响、相互渗透,这种结果才“必然能够获得意大利电影的绝妙的真实性”。

  五、结构形式  劳逊曾谈到2“由于新现实主义的基本概念是简单的,因此最优秀的新现实主义的影片的结构也是简单和动人的”。

新现实主义电影制作者,追求一种朴实无华的结构形式。

他们不使用什么倒叙、闪回等,那样一些令人费解的结构形式,而是选择了一种最为简单、最为鲜明、最为直观的结构形式,其结果也是一种最为清晰、最为自然、最为充实的结构形式。

这同样是影片的纪录风格所决定时,正如柴伐梯尼所倡导的那样:新现实主义的影片要从素材本身产生结构。

  六、地方方言的运用  这一点在我们译制出来的影片当中是听不出来的。

但这却是新现实主义追求纪录和写实主义的一部分,是受到了爱德华多·德·菲利浦的方言戏剧和维尔加的影响。

同时,也是民族电影追求声音效果表现的极为突出的一种手段。

在这种方言的处理上,新现实主义制作者是很注重分寸的,他们既保持地方方言的特点,又尽可能地使人们听得懂。

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。联系xxxxxxxx.com

Copyright©2020 一句话经典语录 www.yiyyy.com 版权所有

友情链接

心理测试 图片大全 壁纸图片