欢迎来到一句话经典语录网
我要投稿 投诉建议
当前位置:一句话经典语录 > 读后感 > 画山水序读后感

画山水序读后感

时间:2020-05-14 10:22

读“古代山水画有感”

作文 500字

题目:读《古代山水画》有感 中国山水画产生于晋宋发展至今,有数不清的绘画名家、名作。

同时伴随着每一时期山水画发展到一定高度,又出现了画理画论,那么这些画理画论都是我们后辈所要深入研究的。

最近我略读了其中一些,感触很深。

从顾恺之的《画云台山记》到宗炳的《画山水序》、王微的《叙画》;从荆浩的《笔法记》到郭熙的《林泉高致集》;从董其昌的“南北宗论”到石涛的《话语录》等等.......无论画家是侧重技法层面的理论还是侧重精神层面上或是两者结合的理论,都是历朝历代大家总结出的至理名言。

无论是哪家哪派,应该广泛涉猎、深入学习。

顾恺之的《画云台山记》更多的是记录山水画构思、构图法,其中也有人物故事。

和宗炳的《画山水序》比较,《画山水序》是最早的山水画论,而且他用山水体现道,精神层面上的意义重大。

“道”是在老庄哲学中经常出现的一个字,“道”既是无形,看不见、摸不着;又是有形,是世间万无物的始基及本根。

可以看出山水画不仅仅是表现山川地貌的一种形式,更多的是体道、悟道。

他提出的“澄怀观道”更是被历代画家所推崇,成为画家的口头禅。

那么从宗炳的《画山水序》到石涛的《话语录》是山水画理论的又一高度。

《话语录》共十八章,每一章围绕一个中心思想论述。

那么开头第一章便是围绕“一画”而论,它是山水画的美学本质,石涛的绘画美学即是建立在“一画论”基础之上的。

“太古无法,太朴不散,太朴一散,而法立矣。

法于何立,立于一画。

一画者,众有之本,万象之根.........”(石涛话语录一画章)可见石涛受道家思想的影响是非常大的。

一画即道,是无是有,一画下去万画开,可见山水画和哲学之间的关系非常密切,同时也见证了中国山水画的博大精深之处。

那么就技法论而言,在第五章笔墨章、第六章运腕章等都有详细的叙述,这里不在一一举例。

写这篇读后感希望更多的绘画爱好者对于古代画理画论能有更深入的了解,就像练武术一样,外功固然重要,也要注重内功的修养。

┏ (^ω^)=☞

宗炳 画山水序 在中国画论上的意义

南朝宗炳的《画山水解读韩刚(载《中国报》2012年21期第5版“读书时间”栏目)  【原  圣人含道映物,贤者澄怀味象。

至于山水,质有而趣灵。

是以轩辕、尧、孔、广成、大隗、许由、孤竹之流,必有崆峒、具茨、藐姑、箕、首、大蒙之游焉,又称仁智之乐焉。

夫圣人以神法道而贤者通,山水以形媚道而仁者乐,不亦几乎

余眷恋庐、衡,契阔荆、巫,不知老之将至,愧不能凝气怡身,伤跕石门之流。

于是画象布色,构兹云岭。

夫理绝于中古之上者,可意求于千载之下;旨微于言象之外者,可心取于书策之内。

况乎身所盘桓,目所绸缪,以形写形、以色貌色也。

且夫昆仑山之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹;迥以数里,则可围于寸眸。

诚由去之稍阔,则其见弥小。

今张绡素以远映,则昆阆之形,可围于方寸之内。

竖画三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之远。

是以观画图者,徒患类之不巧,不以制小而累其似,此自然之势。

如是,则嵩、华之秀,玄、牝之灵,皆可得之于一图矣。

夫以应目会心为理者。

类之成巧,则目亦同应、心亦俱会。

应会感神,神超理得,虽复虚求幽岩,何以加焉

又神本亡端,栖形感类,理入影迹,诚能妙写,亦诚尽矣。

于是闲居理气,拂觞鸣琴,披图幽对,坐究四荒,不违天励之藂,独应无人之野。

峰岫峣嶷,云林森眇,圣贤映于绝代,万趣融其神思,余复何为哉

畅神而已。

神之所畅,孰有先焉

  【全译】  圣人以道心映照万物,贤者以虚怀体味万象。

至于自然山水,既具形质,又有灵趣。

因而黄帝、唐尧、孔子、广成子、大隗、许由、伯夷、叔齐这些古圣先贤,必然对崆峒山、具茨山、藐姑射山、箕山、首阳山、大蒙山这类名山胜地有过游览活动,这又叫“仁智之乐”。

圣人用自己的神思效法“道”,贤者通过品味万物通达“道”。

山水以美好的形质表征“道”,因而仁者乐于在山水中游玩。

事实不就是这样吗

我眷恋着庐山、衡山,久违了荆山、巫山,不知不觉便到了老年。

我自愧不能凝积精气、颐养身体,一想到不能再像年轻时那样游历石门等地就感到伤心,于是画象、敷色,创作了这幅云岭山水图。

古代圣贤体会过的神理(即“道”)失传于中古以前,千年之后我们经过努力探索可能会意求到;先贤领悟过的意旨虽然很难用语言、画象表达出来,但我们通过勤奋钻研仍能用心从文献中感受到。

更何况,我们是亲自前往名山大川流连徘徊、反复观赏,进而以画笔传写山水本身的形质、色彩呢

昆仑山很大,而我们的眼睛很小。

如果眼睛距离昆仑山太近,便会看不见昆仑山的整体轮廓、形状;如果远离数里,昆仑山的轮廓、形状就会尽收眼底。

这实际上是因为距离物象越远,所看到的就越小、越完整。

现在如果展开绢素绘写远山,那么高耸的昆仑山阆风便可以在眼前方寸大小的绢素上描绘出来。

竖着画线三寸,表示有千仞之高;横着涂墨数尺,表示有百里之远。

因而观画的人,只会担心画作不巧妙,不会担心因画幅太小而影响对画面形象真实感的体会,这是自然而然的。

如此,嵩山、华山的秀美,天、地的灵趣,就都能在一幅画中得到展现。

在山水画创作中,画家所绘物象既要与眼睛看到的自然物象一样,又要与自己内心对此物象的认识相契合。

如果在此基础上,画家又将物象表现得很巧妙,那么观者在画中所看到的、领悟到的东西就会与画家一样。

如果观者看到的、领悟到的与自然山水之“神”相通,与其“理”契合,那么,即使他们再澄净胸怀去游览、感悟自然山水时,又会多收获些什么呢

再说,“神”本来就是没有具体形貌的东西,难以把握。

它栖息于山水形象中,只与同类互相感通。

“理”也栖居于山水影迹中。

如果能将自然山水的“神”和“理”捕捉到并通过画笔巧妙地表现出来,就真正达到了山水画创作的顶点。

于是闲居无事,调节心志,饮酒弹琴,展开画卷,静心晤对,坐着就能追想幽深、渺远的自然景致,既不远离世俗社会(关于“天励之藂”,日本学者福永光司认为“天励”可能是“夭励”之误,意为“灾害聚集的地方,即现实的人间社会”。

宜从),又可以独自一人神往杳无人迹之境作逍遥游。

峰峦峻峭,山岫险绝,云烟高远,林木丰茂,古圣先贤映现于眼前,万千灵趣融会着他们的神思,此时我还能干些什么呢

只有畅神而已。

使神思和畅,还有什么比这更重要的呢

  【解读】  宗炳,字少文,南阳涅阳人,举官不就,“栖丘饮壑三十年”,为南朝著名隐士画家。

好山水,爱远游,西陟荆、巫,南登衡、岳,结宇衡山。

后有疾,还江陵,叹曰:“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之。

”凡所游履,皆图之于室,谓人曰:“抚琴动操,欲令众山皆响。

”其高洁的隐逸人格对后世山水画家影响很大。

如元代画家倪瓒《顾仲贽见访》中有云:“一畦杞菊为供具,满壁江山作卧游。

”  宗炳《画山水序》是我国绘画史上第一篇关于山水画的论文,对盛唐以后逐渐形成的“画家十三科”中以山水打头儿的格局具有开启性的意义,为历代画论家所重视。

唐人张彦远《历代名画记》、明人王绂《书画传习录》、近人郑昶《中国画学全史》、现代俞剑华《中国绘画史》等对《画山水序》均有转录、引用与进一步的发挥。

尤其是在明末清初心学与“狂禅”思潮的激荡下,在明清易祚的政治氛围中,明朝遗民山水画家不同于主张“复古”、讲求“法度”的正统派画家,而是主张抛弃法度,皈依宗炳《画山水序》中的精神,形成了一种强大的思潮。

如“澄怀”就常出现在萧云从的画跋中;程正揆有五百余幅山水画均命名为“卧游图”;渐江称其画斋为“澄怀观”,称其宿处为“澄怀轩”;戴本孝曾有画跋“欲将形媚道,秋是夕阳佳。

六法无多德,澄怀岂有涯”和“宗少文(炳)论画云,山川以形媚道,乃知画理精微,自有真赏……触景见心,仁智所乐,不离动静。

苟非澄怀,乌足语此”等。

宋炳《画山水序》的理论贡献主要体现在以下七个方面:  其一,强调只有“形上”、“形下”融为一体,且能“妙写”时,才能画好山水。

  其二,在山水画论中首次提出“形而上”的“道”、“理”、“神”等观念,并加以探讨,认为它们不仅可以被画家捕捉到,而且还能在绢素上表现出来。

  其三,首次深入探讨了山水画创作中的“形而下”问题,如远近、大小的透视问题,以及绢素形制的大小不会影响画家对自然山水真实感的表现等。

  其四,第一次提及绘画心理学方面的画理。

宗炳认为,创作、欣赏山水画的心理基础是虚静、无为。

他认为,不仅山水画创作者与欣赏者在心理上存在着“异质同构”现象,而且创作者、欣赏者与自然山水之间也存在着“异质同构”现象。

  其五,初次探讨了山水画中的“畅神”思想,在一定程度上扭转了此前以“劝善惩恶”为主导的绘画功能观。

这一点深深地影响了以后山水画家的创作。

  其六,“以形写形、以色貌色”、“栖形感类”、“应目会心”等理念对谢赫“六法”中“应物象形”、“随类赋彩”等观点的提出有重要意义。

同时,“以形写形、以色貌色”的观点又与顾恺之的“以形写神”大异其趣———前者更强调主体的“无为”,而后者则更强调主体的“有为”。

  其七,强调山水画家应亲自到自然山水中观察、体悟,即“师造化”。

北宋郭熙说的“身即山川而取之”,明代王履说的“吾师心,心师目,目师华山”,以及清初石涛说的“山川使予代山川立言也。

山川脱胎于予也,予脱胎于山川也,搜尽奇峰打草稿也”等,均源于宗炳的《画山水序》。

关于山水的名言

关于山水的名言:  1、长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

【唐·李白《行路难》】  2、水不激不跃,人不激不奋。

【明·冯梦龙《警世通言》】  3、不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

【《荀子·劝学》】  4、问渠那得清如许,为有源头活水来。

【宋·朱熹《观书有感》】  5、在山泉水清,出山泉水浊。

【唐·杜甫《佳人》】  6、山不厌高,水不厌深,周公吐哺,天下归心。

【三国·魏·曹操《短歌行》】  7、山重水复疑无路,柳暗花明又一村; 【宋·陆游《游山西村》】

求滕王阁序的主要内容概括 名句翻译 以及读后感。

读《古代山水画》有感 中国山水画产生于晋宋发展至今,有数不清的绘画名家、名作。

同时伴随着每一时期山水画发展到一定高度,又出现了画理画论,那么这些画理画论都是我们后辈所要深入研究的。

最近我略读了其中一些,感触很深。

从顾恺之的《画云台山记》到宗炳的《画山水序》、王微的《叙画》;从荆浩的《笔法记》到郭熙的《林泉高致集》;从董其昌的“南北宗论”到石涛的《话语录》等等.......无论画家是侧重技法层面的理论还是侧重精神层面上或是两者结合的理论,都是历朝历代大家总结出的至理名言。

无论是哪家哪派,应该广泛涉猎、深入学习。

顾恺之的《画云台山记》更多的是记录山水画构思、构图法,其中也有人物故事。

和宗炳的《画山水序》比较,《画山水序》是最早的山水画论,而且他用山水体现道,精神层面上的意义重大。

“道”是在老庄哲学中经常出现的一个字,“道”既是无形,看不见、摸不着;又是有形,是世间万无物的始基及本根。

可以看出山水画不仅仅是表现山川地貌的一种形式,更多的是体道、悟道。

他提出的“澄怀观道”更是被历代画家所推崇,成为画家的口头禅。

那么从宗炳的《画山水序》到石涛的《话语录》是山水画理论的又一高度。

《话语录》共十八章,每一章围绕一个中心思想论述。

那么开头第一章便是围绕“一画”而论,它是山水画的美学本质,石涛的绘画美学即是建立在“一画论”基础之上的。

“太古无法,太朴不散,太朴一散,而法立矣。

法于何立,立于一画。

一画者,众有之本,万象之根.........”(石涛话语录一画章)可见石涛受道家思想的影响是非常大的。

一画即道,是无是有,一画下去万画开,可见山水画和哲学之间的关系非常密切,同时也见证了中国山水画的博大精深之处。

那么就技法论而言,在第五章笔墨章、第六章运腕章等都有详细的叙述,这里不在一一举例。

写这篇读后感希望更多的绘画爱好者对于古代画理画论能有更深入的了解,就像练武术一样,外功固然重要,也要注重内功的修养。

《滕王阁序》鉴赏800字

【赏鉴】王子安开篇极俗,以“豫章故郡,洪都新府”这样的陈词烂调来点题,虽不失风雅,但落于其时文人之俗套,未见新意,谈不上出色之举而泛泛起笔罢了。

但王子安何等样人也,俗中起妙笔,笔锋一转“星分翼轸,地接衡庐。

襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越”。

给人以一种山穷水复疑无路,柳暗花时又一村之感。

此句接连上句,又为下句定位,可谓妙笔。

区区数十字,将南昌的地理位置描写的清清楚楚中,个中的大气,实非常人所能及,此为王勃此赋第一次佳句高潮。

此节从此而下,是王勃描述宴会盛况之笔,也对阎公极尽赞美之能事,更有自嫌。

结尾句“家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯”。

自喻童子,王子安自谦也。

“腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库”。

这二句引用得当,也可以说切中当时宴会文人墨客佳朋之盛,虽有过誉之嫌,但为行文,却也失于当时境况之佳引。

作为客人,王子安合赞诸客也在情理之中。

第二节以节气入篇,“时维九月,序属三秋”。

可谓与开篇“豫章故郡,洪都新府”的地名开篇相得益彰,而且遥相对仗,点题明确。

此节大部份描写近景,写出了滕王阁周边的近境。

名句“潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫”。

写出了节气中的山水之色,可见作者用心之细。

文采飞扬,让固定的文字而他的妙笔而充满动感。

如“尽、清、凝、紫”四字用的极妙,也让静态的山水变的动感十足。

“鹤舞凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即罔恋之体势”。

此结尾是准确的定位滕王阁的地理位置,写出了滕王阁的地势极佳,通过凫渚、岛屿的实景点出了滕王阁身处鄱阳湖畔。

桂殿兰宫,是对应节内文字说滕王阁的气势非凡,罔恋之体势,即指滕王阁依山临水。

了了几句,滕王阁的具体位置与雄伟气像尽展无遗。

由第二节入篇写景,至第三节由近及远,是为远景描写矣。

其第三节开首远近结合,先是说身处滕王阁之高,点出了滕王阁的高度,因为站在滕王阁上,可以轻易的俯视别人的屋背,也为以后的极目远望留下了伏笔。

写近而不近,文字的运用王子安收入自如也。

从“山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩(远景),钟鸣鼎食之家(近)”;至“舸舰迷津,青龙黄雀之舳(近远结合,意会),云销雨雾,彩彻区明(远近结合,意会)”。

这种远近结合,远近意会的写法,让人在景色中迷离,赏其美感而存意会,实写作之妙法也。

接下去的绝世名句“落霞与孤婺齐飞,秋水共秋天一色”,可谓写景之作的前无古人、后无来者之妙笔。

落霞(静)、孤骛(动)、秋水(近)、长天(远)。

四个简单的景物,通过王子安的“齐飞”、“一色”点晴,整个都活了起来,可谓动静结合,远近相宜,将这四种物事有机的结合在了一起,并产生了强烈的视觉冲击感。

这在绘画技巧上,就叫活灵活现,将整个静态的画面整个的盘活了。

阎公当时有一感叹“全篇有此一句,足胜佳作数千矣”,可见一句妙句对全文的影响力是如何的巨大。

王勃的灵光乍现,也会我们留下了百思不觉乏味的好句也。

就此引入,“渔舟唱晚,响穷鼓蠡之滨;雁陈惊寒,声断衡阳之浦”,看似是画蛇添足,是上句的引申,实是助力之作,为上句增添饱满。

更是用二个地名,点出了滕王阁的中心地位,这种始终围绕滕王阁这个中心引申的写作方式,是散文写作的必备技巧,否则有离题之嫌。

第四节王勃开始借景抒怀,但未深入,主要是借远景而怀远,抒其时境况与当时心态。

全节全部用对比句,以加深自己的感触。

如写景:“爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏”。

“地势极而南溟深,天柱高而北辰远”。

写实:“遥襟甫畅,逸兴遄飞”。

“四美具,二难并”。

景情相融:“睢园绿竹,气凌彭泽之样樽”。

“邺水朱华,光照临川之笔”。

借景抒怀:“穷睇眄于中天,极娱游于暇日”。

“天高地迥,觉宇宙之穷;兴尽悲来,识盈虚之有数”。

“望长安于日下,目吴会于云间”。

心态实描:“关山难越,谁悲失路之人;沟水相逢,尽是他乡之客”。

“怀帝阍而不见,奉宣室以何年

”。

这样的对比句,目的就是加深王子安自己的感悟。

通过一个个对比,我们可以发现,王勃触景生情,由此深入怀悲,在感叹人生失意的同时,也对王室奉召以还抱有希望,这种失望与希望并存的心境,在全节的对比句中我们加深了印象,并为下文王勃的抒怀打下了很多的心理基础。

写景王勃由近及远近结合及远,层次分明。

写情同样也如此,由浅入深,先在第四节借景点情,逐渐深入,至尾句“怀帝阍而不见,奉宣室以何年

”而起高潮却戛然而止,实为第五节留下伏笔也。

第五节一开篇“嗟呼

时运不齐,命运多舛”。

直接点入主题,好像突兀,但有第四节辅垫,回味一瞬,亦觉自然,此中的视觉冲击感,让我们又不得不感叹王勃的善于制造高潮,往往转折的笔锋,能达到出乎意料的效果。

接下去“冯唐易老,李广难封。

屈贾谊于长沙,非无圣主;窜鸿梁于海曲,岂乏明时

”。

借古时名人鼓励自己,虽极尽无奈,却又存希望于圣主。

相信自己终究会有苦尽甘来的那一天。

“所赖君子见机,达人知命”,更是写出了他那种既存希望却又失望的无奈心态。

至此刻,王勃当时的迷惘心态可谓是一览无余。

“老当益壮,宁移白首之心;穷且弥益,不坠青云之志。

”此两句是王勃铭志之语,短短二十字,将他的高傲风骨,积极向上在危难之时不坠志向的心衷描写的极其到位。

凡后世怀才不遇者常以此两句作为励志之名言,就可见此心的高洁了。

“酌贪泉而觉爽,处涸辙而犹欢。

北海虽赊,扶摇可接。

东隅已逝,桑榆非晚。

孟尝高洁,空怀报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭”。

以上这些文字是上句的进一步诠释,也可以说是注释,他引用典故,表明了自己不因失意而失志,在逆境中奋起的高远志向。

犹其是“东隅已逝,桑榆非晚”之句。

更是说明了自己不因暂时的失意而失望,而是卧薪尝胆,以图他日东山再起。

从其对孟尝君与阮籍的怒其不争来看,王勃此次流放确实心存不甘,时时牵念复返长安,展自己凌云之志的良好愿望。

“勃,三尽微命,一介书生。

无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,爱宗悫之长风。

”。

“杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭”。

第六节王勃以自我介绍开篇,说明了自己的境遇与志向。

一句“无路请缨,等终军之弱冠”,点明了自己的怀才不遇。

然后他并未就此深入,而是笔锋徒转,接以自嫌,再捧阎公等与坐长者,以明自己奉宴之心。

结尾更是以“钟期既遇,奏流水以何惭”赞阎公等人,与上句的“杨意不逢,抚凌云而自惜”的失望到“钟期既遇,奏流水何以惭”的知音之语相慰,足见王勃处世之老成。

这种对比句,无疑加深了赞誉的力度。

从景写情至抒怀再牵回近境宴会场面,王勃收入自如,处处不着痕迹,如此笔力,名列初唐四杰之首也就不足为怪了。

畅远而不忘中心本意,写散文者当注意也。

第七节是结篇,也是王勃全文的总结。

他以一声“呜呼”的叹息起笔,给人以一种又要大发失意之志的感觉。

谁知王勃岂是常人所能把握,他用字合情理,岂能作无谓之笔呢

接下去”胜地不常,筵席难再”。

犹如生花之笔,让人恍然大悟,原来如此。

可众人犹未回神,王勃却又转折笔锋“兰亭已矣,梓泽丘墟”。

自感叹而伤神,浑然一体,不着痕迹的将悬念折了又折,虽心意相同,然一愉一悲,更添其时宴、人之牵念。

“临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。

敢竭鄙怀,恭疏短引”。

至此,王勃之意陡然明了。

非王子安不尽欢也,实是盛宴难离,知音难弃也,如此谦卑之语,当博其时宴上人之欢也。

可王勃一题二意,既拍了宴会上的人的马屁,也应了此赋是应景之作的原意。

更抒怀了他对人生的感悟,即好景不常,虽有意于好景,然天下又有几人能常留好景呢

此深深的感叹,应是王勃当时的实际心意。

“一言均赋,四韵俱成。

请洒潘江,各倾陆海云尔”。

最后的收尾,王勃有点自得,因为其作实名是〈秋日登洪府滕王阁饯别序〉,也即其时的引子。

他的意思是说,既然有了好的引子,相信其后的赋定是佳作。

然其序已冠绝古人,何人在此序下还敢献丑呢

“请洒潘江,各倾陆海云尔”。

王勃让宴会上的人作其赋,请洒潘江,各倾陆海云尔,金玉在前,非佳材何敢跟其赋,实多言矣。

吾不知其时宴上人等是否还作其赋,但世之留存,唯王子安之序也,常引之为憾,然莫可奈何也。

王勃以此语结句,像似歉逊,但傲然文人之气,跃然纸上。

以此收篇,并无不妥,只是苦了宴上诸人,不知其时何以为继。

山水田园诗大全

画”这个词是一个概念,一是意识的抽象理解,一是具体形象的理解,某种具体艺术可以创作、改造、或毁掉,如中国山水画、花鸟画、人物画等等;作为艺术这个抽象概念则不能改造、毁掉。

艺术存在是永久的,它属文化层。

老子说:“颓然吴名,充遍万物”,“无状之状,无物之象”,老子还说夷(无色),希(无声),微(无形)三者不可致诘,实又存在。

具体的画是一种心技,“外师造化,中得心源”,“迁想妙得”。

画家落笔则有,放笔则无,瞬间即成,瞬间即逝。

从“画”这个角度看,成又非真成,逝又非真逝。

它无完形,永远逝胎儿;它无定数,永远是一。

又出于无,无存在有,画无画,于画者其所欲也,由画家自觉产生,自由把握。

\ 画者其所欲也,心师造化二演万物,所谓“俯拾万物”,“从心所欲”,“万境由心造”。

由心造,有一个物质的转化过程,还受理事的、时代环境的、文化层次的、人的个性的约束,物质与精神两者的促进。

自古以来,中国画重临池、重游历、重学养、重继承。

所以“行万里路,读万卷书”这种画外功的重要可以说成于斯,败于斯。

\ 历史在变化,事物在变化,知识要变化,人的思想要变化,形式和内容都在变化重,今人与古人对照显然有区别。

画没有固定不变的形象,画风无论时代、或一个具体的画家都有区别。

这种变化结果,虽然可以设想,单不可以断言。

是不以意志为转移的。

中国画有始有终,生生不息。

构成中国画的道,只要宇宙还存在它就同在,是不会消失的。

\ 纵观美术史,远在张僧所画凹凸画、曹不兴画佛像到郎世宁时代,那时代不但情况产生了交流,而且有了一批知名的画家。

艾启蒙以中西画法融合,受影响的有冷枚、唐岱、陈枚、罗福昱等。

吴历晚年信奉耶稣教,有人说他的画参用西法,他反对如此说,他还有鄙视西画的意思。

他说:“我之画不求形似,不落窠臼,谓之神逸;彼全以阴阳向背窠臼上用功夫——用笔亦不相同”。

郎世宁虽然尽量吸收中国画写意,中国人不成人,外国人说背弃本源,使之进退维谷。

那时中西画没有合二为一,那种画法现在也没有确立传统继承,这是一个历史记载的事实。

\ 反思中国画历史,中国画事实存在确实又在不断变化,只不过千变万化都围绕着一根中轴线就是民族传统。

魏晋南北朝时期,政治上不统一,各种学术思想相应显得活跃,绘画艺术由于佛教的促进,却成了一支生机勃勃的鲜花,产生了一批很有成就一直在历史、过程中大放光彩并受称道的画家,顾恺之就是其中最伟大、最具有代表形的划时代人物。

他不但有不少山水画题材的作品,《画云台山记》这部构思文稿给后人留下了非常珍贵的启示。

还有《洛神赋图》、《女史箴图》。

包括敦煌壁画在内,正因为有很多山水创作,产生宗炳《画山水序》和《画叙》这类理论著作流传,提出了透视比例“竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体万里之回”。

“以一管之笔,拟太虚之体”。

同时提出了“畅神”及“画之情”这类美学思想。

这些对山水画独立成科起着鸣锣开道的作用。

\ 隋是山水画走向完全成熟的过渡阶段。

唐是我国历史上最强大昌盛的时代,绘画艺术空前繁荣兴旺。

山水画的皱法有了发展,大小李父子的金碧山水为集大成者。

吴道子、王维的水墨山水画法开创了一个新的发展方向。

后期又有王洽的泼墨更发挥了水的性能。

张操善用秃笔,创造新的渲染法,并提出影响深远的“师造化,中得心源”的学说,对中国画创作主客观关系作了辨证的依据。

山水画标致成熟,独立成科。

王维《山水诀》中的透视比例理论,体现中国画理论的完善。

王维创画中有诗,诗中有画的艺术境界,给后来文人画开了先河。

唐代在用笔、用墨、用色、用水、构成中国画精髓的这类技法齐全而成熟。

“外师造化,中得心源”,“丈山尺树,寸马分人,远人无同,远树无枝,远山无石,隐隐如眉,远水无波,高与云齐”。

这类既科学又实用的思想理论和技法理论对中国画发展道高峰的地位作了贡献。

画中有诗,诗中有画的艺术境界为我国绘画确立了东方艺术的高大形象和崇高地位,唐以后千百年来,一直享受使用着丰富的宝贵遗产,凭借这些遗产奠定了深厚而坚实的基础,使花鸟画在宋代兴起并成熟起来。

\ 五代由于政治上的分裂,影响中国画的部同风格,北方的荆浩以雄强之势影响深远,著有《笔法记》一书。

提出“气、韵、思、景、笔、墨六要”,对“六法”有所发展,关

是荆浩的继承人,以江南平淡水墨风格影响久远。

巨然继承了董源的衣钵。

他们一直影响到后来各各时代,以至发展成南北宗说。

\ 郑振铎先生说,谈中国绘画史应以宋为中心,宋代中国画科目齐全,百花争妍,辉煌盛隆,空前绝后。

宋徽宗开办画院,设立“画学”;是世界上第一所国家美术院校,院派思想,院派画风起了开端。

\ 宋初的李成、关仝、范宽他们的画派统治画坛,中国画史评“三足鼎立,百代标程”。

北宋中期,文人画家异军突起,提倡水墨写意画,与院体画对立。

代表任务为苏轼、米芾。

苏轼提出“论画以形似,见与儿童邻”。

成为写神趣的意象画铭言影响到现在,这个观点和画法还对中国画的革新提供了革命的口号。

苏、米两人的艺术思想又成为文人画的典范和指南。

由于文人画和院体画的对立和忽布,南宋李唐,刘松年、马远、夏圭的画风形成,出现了梁楷的水墨大写意画。

但苏、米没有研究和总结,只是提出了问题。

《林泉高致集》、《山水纯全集》、这两部理论著作是由画院画家完成的。

\ 元代文人画最重要人物是赵孟頫。

他提出“书画同源”,并加以发挥,把书法的功力运用到绘画笔墨中,由此画家必能书,书家也能画的遗风流传书画界。

有人还说,书从画中来,画理在书中。

元代又是一个转折点,画风骤变,文人水墨画如雨后春笋生机勃勃。

青绿重彩、工笔画界那时虽有绚丽机构之作,如精湛的永乐宫壁画,但以接近晚年。

明代初,“浙派”曾在画坛一时活跃,后被吴门画家取代。

董其昌因南北宗说引起画坛密锣紧鼓热闹了两百多年,虽有是非之争,也有一派认为他的成绩是主要的。

陈淳、徐渭是划时代的人物,特别是徐渭影响既大又久远。

郑板桥、齐白石也都钦佩他。

从明到清,能书能画,宜书宜画,诗书画合壁;金石学大盛,诗、书、画、印章融为一体,中华民族这一伟大辉煌的艺术以其完备、宏大、精湛、文采、玄妙使世界其他画种莫及。

\ 从历史看,发展到清乃是按文人画的道路继续往前走。

虽说此时是按文人画的道路发展,但它是集大成的时代。

那时社会内外关系发生变化,画家的生活、世界观、艺术观、技法、学术,给我们留下了既珍贵又现实是艺术瑰宝和经验的全面及丰富,流派分呈、艺术争妍。

有数不清的大师如:“明四家”、“四王”、“四僧”、“八怪”、“金陵画派”、“黄山画派”、“扬州画派”,首创指墨画的高其佩等等大家,他们都是我们这个民族文化的奉献者、创造者、也有个人牺牲者,殉难者。

\ 从历史看,中国画什么时候不再变化和发展

事物在不断变化和发展,运动,继往开来,然而新生事物中,又包含旧事物的许多因素。

庄子说:“其分也,成也;其成也,毁也”。

中国画的发展,传统总是起积极的作用。

没有传统的东西,就没研究的根据,没有根据怎么说发展。

在发展中优秀的、精华得到继承,另一部分被淘汰掉。

“其成也, 毁也”。

变有自然规律,规律在变化过程中,人们可以认识和运用。

但是,中国画变成今天的大泼墨、大泼彩,王维、李氏父子、梁楷、徐渭他们提供了依据。

这是不以人们的意志为转移的,是具体的。

——“其分也,成也”。

画作为实践,有形有象;作为概念,无形无象。

有形无形,无形有形,在运动过程中转化,画家可以自由把握,“妙造自然”。

运动结果,不期然而然,产生于无形,不以画家的意志为转移。

“心中之竹不是手上之竹,手上之竹不是纸上之竹,纸上之竹不是心中原有之竹”。

\ 中国画发展到今天,有如此抽象的形象,毫无拘束的泼墨、泼彩画法,纵情疏狂的意趣等。

再说精神和物质自古就属个人所有,今天才真正成为社会的文化,人类的文明。

古人或者前人,有哪一个预料到了呢

现在人有的在摹汉砖图纹,有的在摹敦煌壁画,有的在摹民间艺术,有的在摹儿童画,都在不同的作历史的反思。

也有人大叫“反传统”,“穷途末路”,“合二为一”,中国画向西画靠拢才有前途。

也有大叫“反传统”的人在偷偷地偷袭传统。

中国画有如其他传统文化那样,在一定时间遭到否定,一定时间又得到重新估价;在一定时间被埋没、毁掉,另一时间又重新得到复兴。

西画也如此,印象派曾受到学院派强烈的攻击,印象派曾激进地打着反传统的旗帜,它后来又成为传统。

印象派画家之一德加说:“对自然的研究是没有意义的,因为绘画是一种传统艺术,去学会跟着荷尔拜因那样来画就更有意义得多”。

野兽派、表现派、立体派、未来派、达达派、超现实派曾受到塞尚、高更、凡高、修拉的影响,吸收他们的经验。

中国文人大写意画,对宋代院体画来说是个反动,传统文人画现在又成为某一部分人革命的对象,这都是自然而然的。

老子说:“道,可道也,非常道。

名,可名,非常名”。

“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

事物总是对立,互补,统一,矛盾向前发展。

高更说:“画家在他的画架前面,既不是过去时代的奴隶,也不是现在的奴隶;既不是自然的奴隶,也不是他的邻居的奴隶。

他是他自己,始终是他自己,永远是他自己。

”(《印象派画史》)\ 宗白华说:“中国画法不全是具体物象的刻画,而倾向抽象的笔墨表达人格心情与意境。

中国画是一种建筑的行线美,音乐的节奏美,舞蹈的姿态美。

其要素不在机械地写实,如花鸟画写生的精妙,为世界第一。

”中国画不是西画先找好了题材,再找模特儿照着画,总有一个对象的束缚,天地的限制,虽然也有形神兼备,但“意”就不够了。

中国画是画家在生活体验中体味万物的形象,“深入生命节奏的核心”,以自由谐和的形式,表达出画家最深的意趣。

石涛认为他的画不象古人也不象今人。

“我思我画,自有我在。

”说中国画千人一面,没有变化,须要横向联系,学习西画,也许是学而不深,言而不精吧。

中国画家是用“澄怀观道”的宇宙观来认识世界,体察万物,写胸中逸气,求得一种心灵的解放。

西画的境界与中国画的抽象笔墨具象结构是不同的。

就是印象派也是非常准确地目睹描摹对象。

凡高、马蒂斯在他们的画里重视线的作用,他们说:“我的灵感常来自东方的艺术”,他们还说:“我的风格是手塞尚和东方影响而形成的”。

“东方的线画,显示出一种广阔的空间,而且是一个真实存在的空间,它帮助我走出写生画范围之外”。

(《印象派画史》)。

马蒂斯、毕加索自己说是受了中国画的影响而改变的。

“纵观环宇,第一,唯中国人有艺术;次为日本,而其艺术亦源于中国;再为非洲黑人。

”(毕加索晚期创作展览序言)他们对线的运用始终不及中国画的线流动变化,多姿多态,藏有意蕴,意义丰富,中国画的线不仅是表现形体,更表现精神,表现生命的运动,它的内容有广阔的时空哲理,中西画家各有宇宙观,确立了两个独立的系统。

对这两个系统无论近代的和现代的前辈都曾经提出“合二为一”的设想,也算革命的口号吧。

他们不仅高喊口号,还从事革命实践苦心经营,又一个有意思的事实是,至今都没有成功地确立一个传统作为可供学习的典范而未见生机勃勃的遗传开来。

\ 任伯年开始是学西画的。

法国著名画家达仰称赞任伯年的作品“多么活的天机,在这些水彩画里,多没微妙的和谐,在这些如此密致的色彩中”。

老一辈月份派画家杭稚英、金梅生等人曾学水彩画,张聿光是推广水彩画最积极最活跃的人。

吕凤子、陈秋草、潘思同、方云鸪、李叔同、张大千都是由西画开始,终年以中国画获得声誉受到人们的怀念的。

\ 特点篇:相对西洋画来说,中国画有着自己明显的特征。

传统的中国画不讲焦点透视,不强调自然界对于物体的光色变化,不拘泥于物体外表的肖似,而多强调抒发作者的主观情趣。

中国画讲求“以形写神”,追求一种“妙在似与不似之间”的感觉:而西洋画呢

则讲求“以形写形”,当然,创作的过程中,也注重“神”的表现。

但它非常讲究画面的整体、概括。

有人说,西洋画是“再现”的艺术,中国画是“表现”的艺术,这是不无道理的。

\ 中国画与西洋画相比有着自己独特的特征,还表现在其艺术手法、艺术分科、构图、用笔、用墨、敷色等多个方面。

按照艺术的手法来分,中国画可分为工笔、写意和兼工带写三种形式。

工笔就是用画笔工整细致,敷色层层渲染,细节明彻入微,用极其细腻的笔触描绘物象,故称“工笔”。

而写意呢

相对“工笔”而言,用豪放简练的笔墨描绘物象的形神,抒发作者的感情。

它要有高度的概括能力,要有以少胜多的含蓄意境,落笔要准确,运笔要熟练,要能得心应手,意到笔到。

兼工带写的形式则是把工笔和写意这两种方法进行综合的运用。

\ 从艺术的分科来看,中国画可分为人物、山水、花鸟三大画科,它主要是以描绘对象的不同来划分的。

而中国画中的畜兽、鞍马、昆虫、蔬果等画可分别归入此三类。

\ 中国画在构图、用笔、用墨、敷色等方面,也都有自己的特点。

中国画的构图一般不遵循西洋画的黄金律,而是或作长卷,或作立轴,长宽比例是“失调”的。

但它能够很好表现特殊的意境和画者的主观情趣。

同时,在透视的方法上,中国画与西洋画也是不一样的。

透视是绘画的术语,就是在作画的时候,把一切物体正确地在平面上表现出来,使之有远近高低的空间感和立体感,这种方法就叫透视。

因透视的现象是近大远小,所以也常常称作“远近法”。

西洋画一般是用焦点透视,这就像照相一样,固定在一个立脚点,受到空间的局限,摄入镜头的就如实照下来,否则就照不下来。

中国画就不一定固定在一个立脚点作画,也不受固定视域的局限,它可以根据画者的感受和需要,使立脚点移动作画,把见得到的和见不到的景物统统摄入自己的画面。

这种透视的方法,叫做散点透视或多点透视。

如我们所熟知的北宋名画、张择端的《清明上河图》,用的就是散点透视法。

《清明上河图》反映的是北宋都城汴梁内外丰富复杂、气象万千的景象。

它以汴河为中心,从远处的郊野画到热闹的“虹桥”;观者既能看到城内,又可看到郊野;既看得到桥上的行人,又看得到桥下的船;既看得到近处的楼台树木,又看得到远处纵深的街道与河港。

而且无论站在哪一段看,景物的比例都是相近的,如果按照西洋画焦点透机的方法去画,许多地方是根本无法画出来的。

这是中国的古代画家们根据内容和艺术表现的需要而创造出来的独特的透视方法。

\ 在用笔和用墨方面,是中国画造型的重要部分。

用笔讲求粗细、疾徐、顿挫、转折、方圆等变化,以表现物体的质感。

一般来说,起笔和止笔都要用力,力腕宜挺,中间气不可断,住笔不可轻挑。

用笔时力轻则浮,力重则饨,疾运则滑,徐运则滞,偏用则薄,正用则板。

要做到曲行如弓,直行如尺,这都是用笔之意。

古人总结有勾线十八描,可以说是中国画用笔的经验总结。

而对于用墨,则讲求皴、擦、点、染交互为用,干、湿、浓、淡合理调配,以塑造型体,烘染气氛。

一般说来,中国画的用墨之妙,在于浓淡相生,全浓全淡都没有精神,必须有浓有淡,浓处须精彩而不滞,淡处须灵秀而不晦。

用墨亦如用色,古有墨分五彩之经验,亦有惜墨如金的画风。

用墨还要有浓谈相生相融,做到浓中有淡,淡中有浓;浓要有最浓与次浓,淡要有稍谈与更淡,这都是中国画的灵活用笔之法。

由于中国画与书法在工具及运笔方面有许多共同之处,二者结下了不解之缘,古人早有“书画同源”之说。

但是二者也存在着差异,书法运笔变化多端,尤其是草书,要胜过绘画,而绘画的用墨丰富多彩,又超过书法。

笔墨二字被当做中国画技法的总称,它不仅仅是塑造形象的手段,本身还具有独立的审美价值。

\ 中国画在敷色方面也有自己的讲究,所用颜料多为天然矿物质或动物外壳的粉未,耐风吹日晒,经久不变。

敷色方法多为平涂,追求物体固有色的效果,很少光影的变化。

\ 以上谈的中国画的特点,主要是指传统的中国画而言。

但这些特点,随着时代的前进。

艺术内容和形式也随之更新,并不断地发生变化。

特别是“五四”之后,西洋画大量涌入,中国画以自己宽阔的胸怀,吸收了不少西方艺术的技巧,丰富了中国画的表现力。

但是,不管变化如何,中国画传统的民族的基本特征不能丢掉,中国画的优良传统应该保持并发扬光大,因为中国画在世界美术领域中自成独特的体系,它在世界美术万花齐放,千壑争流的艺术花园中独放异彩。

中国画是我们民族高度智慧、卓越才能和辛勤劳动的结晶,是我们民族的宝贵财富。

读完,《兰亭集序》后的人生感悟

许多人因为生活中苦难太多,而觉得生命沉重到难以承当,便发出“人生实难”“生年不满百,常怀千岁忧”的悲叹,那么王羲之却是因为感到幸福太短,苦于生命难以长久延续才慨叹“死生亦大矣”。

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。联系xxxxxxxx.com

Copyright©2020 一句话经典语录 www.yiyyy.com 版权所有

友情链接

心理测试 图片大全 壁纸图片