
安迪·沃霍尔的“每个人都能当上15分钟的名人”是什么意思
Andy Warhol有一句名言‘'Anyone can take a good picture.Anybody can take a picture’'社交应用 Instagram的成功正是脱胎于这一理念。
他成功预见了我们这个时代对于影像的痴迷,图片视频被疯狂的复制传播,而后改变人们固有的生活状态。
他认为,在适当的场合下,只要有足够的曝光,每个人都有机会成为超级明星,但是要有人挖掘,让它变得有趣。
安迪·沃霍尔的艺术评论
安迪·沃霍尔(Andy Warhol)(1928-1987)是二十世纪最重要的艺术家之一,直到今天,他的魅力和热度依旧没有消退。
他的名字和面容被人们记住;他的作品出现在各大博物馆的墙壁和时尚单品的表面;他的名言警句成为了追梦人的信条。
可以说,在瞬息万变的艺术界,安迪·沃霍尔依然是现当代艺术与流行文化中最具影响力的偶像人物之一。
那么,应该如何去看他的作品
我想从名人效应和波普艺术的角度去分析,很多人都做过了;那么,我想用“讽刺艺术”的角度来看看安迪·沃霍尔的艺术。
===================================讽刺,也可以说反讽,英文irony,指的是一系列事件的实际结果与正常或预期结果之间的不协调。
我们在很多文学作品和视觉艺术中,都可以广泛地观察到这种讽刺的存在。
而安迪·沃霍尔在他的艺术里,处处可以看到讽刺以及它对其艺术语言的影响。
他通过打破传统的游戏规则,融入流行文化和创造艺术的歧义,形成了波普艺术的讽刺意义。
他的讽刺手段,不仅可以应用于艺术世界,而且适用于我们社会里的许多文化景观。
在20世纪50年代,安迪·沃霍尔成为了一名广告插画家,他给女鞋、香水、蛋糕设计过插画,(如上图)这段早期的职业生涯给他后来的艺术风格带来了巨大的影响。
很快,沃霍尔就进入了纯艺术的圈子。
波普艺术于五十年代末在美国出现。
在当时,波普艺术是对争霸了美国近十年的抽象表现主义的一种反应。
包括沃霍尔在内的许多波普艺术家都认为,美国抽象表现主义者所创造的艺术作品太脱离观众,他们宣扬的艺术理念与普通公众过于疏远,似乎只有高级专业的艺术界人士才能理解。
简单点说,波普艺术家认为50年代被学术界吹捧的美国抽象表现主义脱离了群众,让艺术变成了小部分艺术精英的玩物。
所以,他们制造了另一种形式的艺术——波普艺术。
从字面上理解,波普(pop)就是流行的意思,因此波普艺术也是如它的名字一般容易理解,是以流行文化的形象和消费主义的观念为基础,目的是向更广泛的观众提供平易近人的艺术。
因此,从发生的状态上来说,波普艺术整体上是一群艺术家对于美国抽象表现主义的讽刺。
抽象艺术强调绘画的行动性,强调绘画行为和绘画结果的独一无二性,强调艺术家作为主体的绝对意志;而波普艺术则讽刺了这些自以为是的艺术语言,宣扬艺术的结果而非过程,赞美消费主义和市场经济带来的大众传播,弱化艺术家的“天才式”的神秘感,而强调艺术的简单和愉悦。
沃霍尔无疑成为了波普艺术的代言人,他既懂得包装自己,也明白市场的喜好。
他聪明地将广告的概念应用于他的艺术形式之中,利用消费品,名人,新闻故事和重复的图像来突出“大规模生产”的概念,与从前传统艺术和抽象表现主义追求的艺术品理念完全相反——艺术品不再是仅此一件,独一无二的了,艺术品也可以变成大规模生产的产品。
总体上看,沃霍尔从艺术执行的角度,和艺术内容的角度,都在模糊高雅艺术与普通商品之间的界限。
他在油画布上复制了各种象征美国商业产品的形象,如金宝汤罐头和可口可乐瓶。
他让不断出现在电视和公众视野里的流行人物变成了绘画作品中反复出现的图像,如《金色的玛丽莲》(下图,左边,于MoMA),《12个猫王》,仿佛这些名人本身也是被大量生产出来的。
安迪·沃霍尔(Andy Warhol)(1928-1987)是二十世纪最重要的艺术家之一,直到今天,他的魅力和热度依旧没有消退。
他的名字和面容被人们记住;他的作品出现在各大博物馆的墙壁和时尚单品的表面;他的名言警句成为了追梦人的信条。
可以说,在瞬息万变的艺术界,安迪·沃霍尔依然是现当代艺术与流行文化中最具影响力的偶像人物之一。
那么,应该如何去看他的作品
我想从名人效应和波普艺术的角度去分析,很多人都做过了;那么,我想用“讽刺艺术”的角度来看看安迪·沃霍尔的艺术。
===================================讽刺,也可以说反讽,英文irony,指的是一系列事件的实际结果与正常或预期结果之间的不协调。
我们在很多文学作品和视觉艺术中,都可以广泛地观察到这种讽刺的存在。
而安迪·沃霍尔在他的艺术里,处处可以看到讽刺以及它对其艺术语言的影响。
他通过打破传统的游戏规则,融入流行文化和创造艺术的歧义,形成了波普艺术的讽刺意义。
他的讽刺手段,不仅可以应用于艺术世界,而且适用于我们社会里的许多文化景观。
在20世纪50年代,安迪·沃霍尔成为了一名广告插画家,他给女鞋、香水、蛋糕设计过插画,(如上图)这段早期的职业生涯给他后来的艺术风格带来了巨大的影响。
很快,沃霍尔就进入了纯艺术的圈子。
波普艺术于五十年代末在美国出现。
在当时,波普艺术是对争霸了美国近十年的抽象表现主义的一种反应。
包括沃霍尔在内的许多波普艺术家都认为,美国抽象表现主义者所创造的艺术作品太脱离观众,他们宣扬的艺术理念与普通公众过于疏远,似乎只有高级专业的艺术界人士才能理解。
简单点说,波普艺术家认为50年代被学术界吹捧的美国抽象表现主义脱离了群众,让艺术变成了小部分艺术精英的玩物。
所以,他们制造了另一种形式的艺术——波普艺术。
从字面上理解,波普(pop)就是流行的意思,因此波普艺术也是如它的名字一般容易理解,是以流行文化的形象和消费主义的观念为基础,目的是向更广泛的观众提供平易近人的艺术。
因此,从发生的状态上来说,波普艺术整体上是一群艺术家对于美国抽象表现主义的讽刺。
抽象艺术强调绘画的行动性,强调绘画行为和绘画结果的独一无二性,强调艺术家作为主体的绝对意志;而波普艺术则讽刺了这些自以为是的艺术语言,宣扬艺术的结果而非过程,赞美消费主义和市场经济带来的大众传播,弱化艺术家的“天才式”的神秘感,而强调艺术的简单和愉悦。
沃霍尔无疑成为了波普艺术的代言人,他既懂得包装自己,也明白市场的喜好。
他聪明地将广告的概念应用于他的艺术形式之中,利用消费品,名人,新闻故事和重复的图像来突出“大规模生产”的概念,与从前传统艺术和抽象表现主义追求的艺术品理念完全相反——艺术品不再是仅此一件,独一无二的了,艺术品也可以变成大规模生产的产品。
总体上看,沃霍尔从艺术执行的角度,和艺术内容的角度,都在模糊高雅艺术与普通商品之间的界限。
他在油画布上复制了各种象征美国商业产品的形象,如金宝汤罐头和可口可乐瓶。
他让不断出现在电视和公众视野里的流行人物变成了绘画作品中反复出现的图像,如《金色的玛丽莲》(下图,左边,于MoMA),《12个猫王》,仿佛这些名人本身也是被大量生产出来的。
想请大家帮我以“扬青春风采,铸忠诚警魂”为主题 想一个题目。
是为了纪念五四青年节的
青春梦中的那一抹绿
玛丽梦莲露的简介
玛丽莲·梦露(英文Marilyn Monroe,1926年6月1日—1962年8月5是美国20世纪最的电影女演员之一。
她动人的表演风正值盛年的殒落,成为影迷心中永远的性感女神性感符号和流行文化的代表性人物。
1999年,她获美国电影学会选为百年来最伟大的女演员第六名。
另,艺术家沃霍尔创作的《玛丽莲 梦露双联画》,它是波普艺术的代表性作品。
还有以玛丽莲·梦露为名字的鸡尾酒,这款酒将金巴利鲜红的色彩、微苦和甜味有机地融合为一体,似乎体现了玛丽莲·梦露那多彩有复杂的一生。
Marilyn Monroe(1926年6月1日~1962年8月5日) 出生地:洛杉矶 加利福尼亚州 美国 星座:双子座 血型:AB型 生日:1926年6月1日 祭日:1962年8月5日 身高:166CM 体重:53.2KG 三围:89厘米-56厘米-89厘米 最爱喝的酒:香槟和伏特加 最喜欢唱的歌:钻石是姑娘最好的朋友(Diamonds are a girl's best friend.) 最喜欢的雕塑家:罗丹 拥有的汽车:黑色“雷鸟”跑车、 黑色卡迪拉克敞篷车 成名作品:《尼亚加拉》(1953年) 1926年6月1日玛丽莲·梦露出生于洛杉矶综合医院里,本名诺玛·莫天森(Norma Jean Mortenson),诺玛的身世坎坷,在她出生前,父亲买了一辆摩托车,然后骑上它,直直地往北朝旧金山去,这一去就再也没有回来,留下家人与未出世的诺玛,也因此在她心目中的父亲形象永远模糊。
至于母亲葛蕾蒂丝虽然生下了她,却生而不养,不但男女关系复杂,还几乎连孩子的父亲是谁都搞不清。
葛蕾蒂丝曾在当时的大片厂当过电影剪接师,却没尽当母亲的责任,九岁的时候,母亲仍然接受不了父亲离去的事实,被关进精神病院。
1941年,小诺玛到了加利福尼亚的“安娜姨妈”家。
一年后,16岁的诺玛与大自己四岁的詹姆斯多尔蒂结了婚,第一次有了自己的家。
不过这是个没有爱情的婚姻,二年后丈夫应征入伍,当时正处第二次世界大战期间,不久丈夫以不满诺玛新职业为由提出了离婚,于是在她20岁时就结束这段婚姻。
凭着姣好的外型,玛丽莲·梦露当起泳装模特儿,她美丽的倩影四处流传,最后传到一代电影大亨霍华休斯手上,请她参加试镜,她的经纪人却建议她选择更具规模的二十世纪福克斯公司。
1946年,诺玛被二十世纪福克斯公司大老板看中拍板雇用,从此有了这个艺名——玛丽莲·梦露。
初期的工作并不顺利,她只是在一些影片中跑跑堂,说几句“Hello!”之类的台词,为了可以赚得五十美元,并展现自己的艺术,玛丽莲开始拍裸体照,只为了汽车不被典当,成名后此消息被小报爆出,面对舆论玛丽莲却没有否认,使她反而得到大众的同情。
1950年约翰大胆启用玛丽莲,让她在《柏油丛林》担任了一两场重头戏。
紧接着玛丽莲与蓓蒂黛维斯等几位大明星拍摄了《伊芙的底细》,出场时间虽然很短,但她那天真无邪,使人听了浑陶陶的对白让人留下深刻印象,福克斯公司等影片一结束,便与她签定续订七年合同。
1947年玛丽莲·梦露拍了第一部电影“The Shocking Miss Pilgrim”,但她在片中只是小配角,之后的几部片也不见起色,福克斯公司不愿和她续新约,她只好重回模特儿一行,并开始上表演课。
1949年她为《花花公子》杂志拍摄裸照,之后接了“彗星美人”(Al-lAbout Eve)、“夜阑人未静“(The Asphalt Jungle)两部影片,尽管片中的她仍旧是小角色,但已开始受到影迷注意。
进入1950年代,“飞瀑怒潮”(Niagara)、“妙药春宵”(Monkey Business)、“绅士爱美人”(Gentlemen Prefer Blondes)、“大江东去”(River Of No Return )、“七年之痒”(The Seven-Year Itch)等,一步步奠定她银幕性感女神的形象。
而她与棒球明星乔狄马吉欧、现代剧作家阿瑟米勒结了又离的婚姻,加上与总统肯尼迪的绯闻,交织出令人眼花缭乱的情爱世界。
在53年之前,玛丽莲在影评界虽时获赞誉,但电影公司总是把她拘囿于演“白痴美人”一类角色,为求发展,她上迈克尔契诃夫剧院听戏剧课,排古典剧。
这时,有位记者认出“金色之梦”月份牌上的裸体模特儿即为玛丽莲,消息透露出来,非但没有毁掉她的前程,反而引起观众好奇,对她更为关注。
1953年是玛丽莲人生的一个转折点,在电影《尼亚加拉》里第一次担任主角。
影片以有名于世的大瀑布为背景,烘托玛丽莲优美的体态。
该片上映以来,场场爆满,她不仅一跃成为第一流的明星,而且成了好莱坞一手炮制的最了不起的神话。
1954年玛丽莲与棒球健将乔·迪·马吉奥结婚,无奈这位球界巨人醋劲不小,对她限制极多,两人最终分道扬镳。
她第二次婚姻只维持九个月,十月二十七日宣布离婚,十月六日的一场记者会,玛丽莲的律师以 ''事业上的冲突'' 解释离婚的原因。
在电影里多次以花瓶角色演出后,玛丽莲开始想追求更进一步的演艺事业及摆脱她 ''浅薄金发美女'' 的形象。
一九五六年开始在纽约演员工作室Lee Strasberg 的教导下进修。
那一年玛丽莲与摄影师Milton Greene开创玛丽莲梦露电影制作公司。
后来制作出的《公共汽车站》(Bus Stop)(1956) 及《王子与舞女》(The Prince and The Showgirl )(1957) 是两部展现玛丽莲高水准演出能力的电影。
1956年7月1日她又与剧作家阿瑟米勒另缔良缘,他们是在1951年拍《青春常驻》一片时就认识的,1961年的The Misfits 是米勒写给梦露,也是她最后完成的一部电影。
玛丽莲的第三次婚姻结束于1961年的1月20日。
婚前玛丽莲的每部影片都超乎寻常的卖座,特别是在《七年之痒》这部片中她站在地铁口的镂空铁板上,下面刮上来的风把她的裙子吹得鼓涨起来,成了她影片里最著名的镜头。
不过梦露已经不满足于傻瓜美人这种角色了,紧接着演出的《公共汽车站》里,她把自己的生活经历融汇进人物身上,而且演戏才能达到了前所未有的高度,在片中,她出现在小酒吧时,真有光彩华艳、蓬荜生辉之感。
1957年与劳伦斯奥立佛合作的《王子与舞女》遭受从未有过的失败,淡出二年后,玛丽莲很小心地接下了这部《热情似火》,影片拍摄很辛苦,她为此两次小产,不过这一切都值得——《热情似火》成为她票房收入最高的影片。
1960年玛丽莲与克拉克盖博合演了《不合时宜的人》,谁也不曾料这分别是他们俩的最后一部影片,停机没几天,克拉克盖博因心脏病猝发而不治身死。
同年十一月她与丈夫阿瑟米勒正式分开,这次离异造成的感情创伤始终未能平复。
她神经衰弱严重起来,只得进精神病院作一短期疗。
一年后神采飞扬的玛丽莲接拍新片《濒于崩溃》,这是她自那张杂志裸照以来,第一次同意在片中拍裸体镜头。
1962年6月1日,她在剧组摄影棚里,庆祝她三十六的生日。
为了证明自己丰腴如初,风韵依然,玛丽莲在伯特斯特恩的摄影机前取一幅透明纱巾略事遮掩,拍下生平最后一组极有魅力的照片。
八月四日一个周末的星期六,是梦露悲剧一生的高潮。
这一天早晨,人们还看见她脸庞鲜艳。
谁也没有料到,这是临终前的最后光彩。
1962年玛丽莲·梦露在工作与身体状况都不佳情况下,为了拍“双凤奇缘”(Something's Got to Give)和电影公司闹得不愉快,5月19日她竟然不顾工作径自应邀为总统肯尼迪献唱“生日快乐”。
这一年8月5日她突然辞世,“双”片未完成,反而留下一句经典的“Happy Birth-day Mr. President”在人间。
1962年8月5日清晨,玛丽莲的女管家发现她卧室的灯还亮着,她一丝不挂地躺在床上,在她在加利福尼亚的洛杉矶刚购置的房中离开了人世。
她的私人医生断定她死于凌晨3点40分。
洛杉矶的验尸官后来说,她的死是因为“过量用药,是急性巴比妥酸盐中毒”。
梦露去世前几天,她的医生给她开了一种烈性的安眠药巴比妥酸盐。
因为在这之前,她由于未能担任一个电影角色而感到有些压力,并且有点心神不安,但很快就恢复正常了。
尽管她以前曾试图自寻短见,但玛丽莲之死出现许多自相矛盾的地方,使自杀之说令人生疑。
什么是波普建筑
波普建筑之父是罗伯特·文丘里(Robert Venturi),代表人物还有查尔斯·詹克斯(Charles Jencks)、盖里、哈迪德、马岩松等。
【简介】20世纪,科技的发展,传统神学与宗教的地位日渐衰弱。
二战的爆发让人们对宣扬“仁慈、平等、博爱”的理性主义产生质疑。
而二战后经济的高速发展,信息时代的来临以及社会形式向消费型的转变削弱了追求所谓“永恒”的意义。
“享受瞬间快感”、“及时行乐”的生活态度逐渐被人们所接受。
被压制已久且被“主流正派人士”所不齿的大众通俗文化开始蠢蠢欲动。
1956年,英国独立团体(Independent Group)举办了一场名为“这就是明天”的画展,波普艺术第一次正式走进大众视线。
与此同时,统治建筑界长达30多年的现代主义风格的地位开始动摇:其“反对只为少数达官权贵服务的精主义”的初衷却因为自身强烈的知识分子理想主义,成为另一种形式的“精英主义”。
而同时,现代主义建筑的风格日趋单一乏味使得城市面貌日益刻板单调。
波普建筑的基本要义:摈弃高雅,拥抱世俗,玩弄符号,追求混乱,这些观点基本上是针对造型的,说穿了波普建筑是一种抵制理性,哗众取宠,追求丰富怪异造型的建筑。
【起源及发展】波普建筑的出现可以追溯到上世纪六十年代。
1961年美国费城有一个老妇人瓦纳(Vanna Ventur)决定帮助她36岁却仍无建树的建筑师儿子,办法是自己出钱请儿子盖一座便宜的小住宅。
没想到这座当时专业观点看是怪异丑陋的住宅,日后却成为建筑史上赫赫有名的“栗树山母亲住宅”。
而这个建筑师儿子罗伯特·文丘里(Robert Venturi)也籍之成为波普建筑之父。
“母亲住宅”也许还不能称之为完全意义上波普建筑(也许它还显得不够蠢),但是它已经在观念上清晰地呈现了波普的基本要义:摈弃高雅,拥抱世俗,玩弄符号,追求混乱,这些观点基本上是针对造型的,说穿了波普建筑是一种抵制理性,哗众取宠,追求丰富怪异造型的建筑,从这个意义上看今天很红的建筑师如盖里、哈迪德、马岩松都应该算作是骨子里的波普建筑师。
1966年文丘里出版了《建筑的矛盾性与复杂性》一书,更从理论上向当时主流的现代主义刻板单调的火柴盒建筑开炮。
他将现代主义建筑大师密斯的名言“less is more”(少就是多)调侃为“less is a bore”(少就是闷)。
文丘里说“建筑师再也不能被正统现代主义的清教徒式的道德说教吓住。
我喜欢建筑要素的混杂,而不要纯净;宁要歪歪扭扭,而不要直截了当;宁要自相矛盾,也不要直率和一目了然……”1972年文丘里出版了《向拉斯维加斯学习》,他认为现代主义建筑是精英文化,而普通大众喜闻乐见的是平凡、活泼,装饰性强的建筑。
他认为赌城拉斯维加斯的霓虹灯、广告牌、快餐馆等商业而夸张的造型正是群众的价值标尺,建筑师要同群众打成一片,就要向拉斯维加斯学习。
之前是职业建筑师以高雅的现代主义建筑教化民众,文丘里却要他们俯首向混合着低级趣味与过度刺激的市井文化取经。
因为文丘里看来,现代主义完全是压抑个性,扼制享乐的非人性的建筑风格,建筑师应该放下臭架子向人民群众的审美学习,走波普建筑之路。
与之遥相呼应的是查尔斯·詹克斯(Charles Jencks),他在1977年的《后现代建筑语言》一书中声称:“现代建筑于1972年7月15日下午3时32分在美国密苏里州圣路易斯城死去……许多人不曾注意到这一事件,也无人为之出丧,但这并不意味着它突然死亡的说法失实。
”这一历史事件其实是指圣路易斯的房屋管理局将当地一处治安混乱、无可救药的黑人高层住宅区(Pruitt-Igoe)的爆破拆除,这一事件经由电视转播,引起广泛的关注。
设计这些大楼的建筑师正是史上最倒霉的建筑师山崎实,911炸毁的世贸双塔也是他的杰作,仿佛冥冥之中注定他的建筑就是用来在电视上炸给大家看的。
自70年代开始,波普建筑逐渐开始盛行。
那个时代的人们丢弃了完美与高雅的幻想而转而对平庸,通俗化的美学的追求,因此波普建筑用简单的语言通俗的手法来表达大众的心声。
1976年,在为Oberlin College设计主建筑时,文丘里在房子的某个角落悄悄安放了一根滑稽可爱的“爱奥尼克”式柱子。
他屏弃传统的大理石材质,采用木材并简化柱头部位的精雕细琢使其看上去就像一对长着米老鼠耳朵的柱子。
而查尔斯摩尔更是将这一建筑恶搞行径发扬光大。
由其设计的位于美国新奥尔良市的意大利广场以古罗马广场为蓝本同时对传统的材料与结构进行疯狂地置换与改造。
四方柱取代圆柱并被涂上各种鲜艳的颜色,柱头由光亮的不锈钢制成。
原本严肃庄重的古罗马广场变成了一个大型的迪斯科舞池。
这个建筑项目成为70年代波普建筑的经典代表,鲜活、商业、通俗、鲜艳、拼贴……几乎所有的波普元素都能在该建筑中得以体现。
随着时代的变迁,波普文化向建筑界的扩张渗透也使其自身慢慢走上主流的道路。
原本作为“反官方”语言的波普文化也逐渐有意无意的成为了某种层面上的“官方代言人”。
随着波普表现形式的多向性演化和其身份的多重转变,建筑师们也应景地各取所需。
由Frank Gehry设计的美国Chiat广告公司总部大楼,其入口处的巨型望远镜造型代表了企业的身份并暗示了公司的高瞻远瞩。
美国著名篮子生产公司longaberger总部大楼的鲜黄篮子造型更是“所建即所卖”建筑的典型案例。
俄罗斯的“Shtrikh-Kod”,其外壳醒目的红色条形码设计体现了作为购物中心的职能。
以上三个例子中,波普的象征含义形成了独特的建筑语言,它不是抽象地隐喻而是直白通俗地传递信息。
明确的建筑表现方式使人立刻知晓其存在的意义。
如今,越来越多的波普建筑开始与政治权力挂钩,或者说某些代表政治权力的建筑正散发着浓重的波普意味。
它们通过巨大的建筑体量、夸张的尺度、怪异的造型传递出一种直白的权力语言与政治威严,与此同时,波普文化在经过政治权力的洗礼后得到“升华”。
而其从“下里巴人”上升到“阳春白雪”的过程,似乎又预示着一种“变相”的“精英主义”建筑即将诞生。
有关标新立异的事例
法国艺术家【马塞尔·杜尚】的作品----《泉》, 其实就是一个陶瓷小便池,而且这个小便池也不是杜尚自己制作的,而只是从商店买来,署上“R·Mutt”的标记,并冠以《泉》的名字而已。
杜尚自己对这件作品的具体阐述为:“这件东西是谁动手做的并不重要,关键在于选择了这个生活中普通的东西,放在一个新地方,给了它一个新的名字和新的观看角度,它原来的作用消失了,却获得出了一个新内容。
” 1917年,杜尚将一个从商店买来的男用小便池起名为《泉》,匿名送到美国独立艺术家展览要求作为艺术品展出,这一举动时引起了强烈的反响,成为现代艺术史上里程碑式的事件。
杜尚之所以把小便池命名为《泉》,除了它确实水淋淋的外表之外,也是对艺术大师们所画的泉的讽刺。
2004年,在英国艺术界举行的一项评选中,《泉》击败现代艺术大师毕加索的《亚威农少女》和波普艺术家安迪·沃霍尔的《金色玛丽莲》,被推选为现代艺术中影响力最大的作品,在这次评选中,64%的评委把票投给了杜尚的《泉》,而名列第二位的毕加索名画《亚威农少女》只得到了42%的选票。
《亚威农少女》被看作是立体画派的开山之作,也一度被艺术界奉为现代艺术的第一部伟大杰作。



