
如何欣赏交响乐
【内容摘要】一直以来,很多人都以为交响乐是一种过于高雅、精神化,甚至神秘的音乐形式。
殊不知,它像文章一样,也有深浅之分,只要懂得欣赏方法,入门是不难的,因为它所反映和描写的毕竟是人类的生活和人类的思想感情,你所要开始并坚持去做的只有一件事,那就是去听,再去听,用心去感受。
本文结合中国观众音乐知识普遍较低,在接受交响乐的过程中遇到的一些基础性的交响乐欣赏常识做一介绍,帮助一些初次接触得到交响乐的音乐爱好者从交响乐的构成、欣赏方法、欣赏礼节等方面做简要的介绍。
关键字:交响乐 乐团组成 欣赏方法 欣赏礼节 以前由于音乐知识的匮乏以及知识面的狭隘,对于向交响乐这种高雅的艺术一窍不通,从刚开始的流行歌曲到渐渐的喜欢上通俗歌曲、民族歌曲和美声歌曲,自己的音乐欣赏的能力可以说达到一个质的飞跃。
自从喜欢上美声歌曲以来,流行歌曲在不知不觉中离我远去,取而代之的是这种主流的音乐占据了我的整个音乐思想,现在自己对高雅艺术的喜欢可以进入到一种痴迷的状态,中国的唱美声的有名歌唱演员的我几乎都知道,什么戴玉强、范竞马、丁毅、周小燕、王霞、幺红、万山红、杨光、殷秀梅、郑咏等。
不但国内的许多熟记。
而且国外的许多也略知一二,比如三大男高音---帕瓦罗蒂、卡雷拉斯、多明戈。
还有波切利、莎拉布莱曼等。
听了他们演唱的歌曲,在听其他人演唱时,感觉就像是一个在天上、一个在地上。
而他们是活跃在当今世界舞台上最耀眼歌唱家。
谈到他们,我们眼前自然而然的浮现出一些非常熟悉的歌曲:《今夜无人入睡》《饮酒歌》《桑塔露琪亚》《快给盲人让路》《我的太阳》《重归苏联托》《斗牛士之歌》《月光女神》《告别时刻》《登山缆车》等。
把我们带入到音乐的美妙世界中去,感受高雅艺术的魅力。
不知不觉中,我们在歌剧的海洋里畅游了一番。
谈到歌剧,我们不得不提交响乐。
在我们中国人眼中,交响乐是舶来品,我们从西方传过来的。
交响乐(SYMPHONY)又称交响曲。
人们常把它比喻为“音乐王国的神圣殿堂”。
它是交响音乐中最具有代表意义的,也可以说,它是采用大型管弦乐队演奏的鸣奏曲(奏鸣—交响套曲)。
交响乐队是音乐王国里的器乐大家族,一般来说它分为五个器乐组:弦乐组、木管组、铜管组、打击乐组和色彩乐器组。
下面分组介绍各种乐器(它们都是从高音到低音的乐器): 弦乐组:小提琴、中提琴、大提琴、倍大提琴。
木管组:短笛、长笛、双簧管、英国管、单簧管、大管。
铜管组:小号、圆号、长号、低音号。
打击乐组:定音鼓、锣、镲、铃鼓、三角铁等。
色彩乐器组:钢琴、竖琴、木琴、铝板钟琴等。
对于一些特殊曲目,还会加入其它的一些乐器,像唢呐,喇叭,二胡等民族乐器 由于交响乐队采用了这么多的乐器编制,所以它有着非常丰富的表现力。
交响乐队根据作品风格的需要,它又分为编制上的不同。
如单管编制、双管编制、三管编制、四管编制等等。
交响乐自诞生以来不停的发展着,越来越多的新元素添加到交响乐中。
气势恢弘,感情细腻,表现力无限丰富的交响乐仍然拥有大量坚定的爱好者。
经典交响曲结构如下: 第一乐章:奏鸣曲式,快板 第二乐章:复三部曲式或变奏曲,慢板 第三乐章:小步舞曲或者谐谑曲,中、快板 第四乐章:奏鸣曲或回旋曲式,快板 演奏交响乐的乐队是交响乐队,每个国家乃至每个城市都以拥有一支水平精湛的交响乐队而感到自豪。
音乐是用眼睛去看,而耳朵去听的。
交响乐更是如此。
几百年的音乐让人心潮涌动,仍能在百花齐放的当今音乐世界中熠熠生辉,是因为交响乐有极为深厚的内涵以及作者注入其中的精神思想,甚至可以说交响乐就是一个时代的缩影,我们在听交响乐时不仅能感受到作者的内心,甚至能走进作者的时代,体验到哪里的文化,交响乐就是这样一种神奇的音乐。
一提到交响乐,许多听众都有这样的要求:交响乐很难听的懂,最好给我们家讲讲清楚,这里到底是表现什么
哪儿又是表现什么
音乐更多的是靠我们想象的,它本身并不明确具体,这就要看我们每个人的音乐修养能力,比如罗西尼的歌剧《威廉退尔》序曲的最后一段写抗敌胜利,他的筑起和马蹄声“哒哒哒、哒哒哒”的节奏很相似,我们一定会产生一种联想:喔,这可能是军队,是骑兵队在奔驰。
音乐本身根本看不到马,也看不到跑,只是从节奏产生出联想而已,而这种联想的产生要有一个特定的条件,就是嘛必须在跑,如果马不跑,站在那里,音乐就没有办法来变现它了,,你怎么知道它是马还是牛
还是别的东西
从这可以看出,音乐的描绘性、叙事性是有限的,他只限于客观事物中那些有音响的、有节奏的、有动态的也就是运动的事物。
因为音乐是一种音响的、一种听觉的艺术,它存在于音响的运动之中。
如果跟音响和运动这两种特性没有联系的事务,音乐要想“描绘”它们就比较难了。
所以音乐的特长不在于描绘,也不在于叙事,他的长处是抒情。
比如我们心情激动了、情绪紧张了,心就跳得快。
音乐表达这种心情的时候就可以采用紧张的比较快的节奏;如果心情平静的时候,自然就松弛下来缓慢下来,于是音乐的节奏、速度也慢了。
音乐还有一个特长,如在表现忧愁忧虑痛苦发怒盛怒这种情绪的时候,可以把它们的各种层次很细微地表现出来。
我写的《第一交响曲》第三乐章中的一段采用戏曲的哭腔描写痛苦。
如果大家对戏曲的哭腔有点熟悉的话,能么听起来就会有联想了。
音乐是通过作曲家主观的感受写出来的,因此它的主观性是很强的。
而听的同志呢,也要发挥自己的主观能动性。
音乐创作跟其它艺术些不一样,文学写出一部小说来,创作已经完成了。
戏剧写出一个剧本还不够,还要演,这是二度创作。
音乐呢
除了这个二度创作外,还有一个三度创作,就是听众如何来欣赏和理解这个作品,就是说听众也要投入到这个创作中间去,这样一部音乐作品的创作过程才算全部完成。
有些听众还提出这样的问题:音乐怎样描写外部世界
比方写大海怎么写
这里可以举两个典型的例子来看看作曲家是怎样描写大海的。
一个是里姆斯基柯萨科夫的“天方夜谭”,其中第一章就描写大海。
这个乐章的引子有两个主题,一个是代表苏丹王沙赫里亚尔,是一个很粗暴的形象:另一个是王妃“舍赫拉查德”的形象。
可妙就妙在这两个主题后来都变成海的形象了。
人怎么会变成海呢
如果我们听这段音乐就会发现:原来是音乐旋律的起伏使我们联想到海浪的起伏。
这说明交响音乐创作上的一个特点,就是可以用同一个音乐素材,通过节奏、和声、配器的变化来改变音乐形象。
天方夜谭”组曲是描写舍赫拉查德讲故事给那个苏丹王听,所以它就利用这两个人物的主题来写大海,这不是真的大海,而是他们心目中的大海、故事里的大海。
这里人物主题变成大海,两者有没有什么内在联系呢
有的。
譬如苏丹王是很残暴的,跟大海的汹涌可怕是可以联系上的。
至于那个“舍赫拉查德”主题是个很美的主题。
我想作曲家写的时候,可能就是考虑到要把它稍加改变变成浪花的主题的。
从这里可以看出一个作曲家的本事来,他可以用很集中的一两个主题材料千变万化地塑造出不同的音乐形象。
另一个例子是法国印象派代表人物德彪西写的一个“大海”。
他的写法又不一样了。
这部作品叫作交响素描,有三个乐章。
第一乐章的标题是“从破晓到中午的海”,是写平静的海、从薄雾中慢慢显现的海。
第二乐章是“浪的嬉戏”,写顽皮的海,海浪在追啊、玩啊。
第三章是“海与风的对白”,这是咆哮的海。
这个海跟刚才介绍的那个海性格上很不一样:首先它的内容不一样,另外作曲家的性格也不一样。
德彪西是一位印象派的作曲家,他的创作特征是着重于捕捉瞬息万变的光和色彩的变化、景象的变化。
所以他的旋律都是断断续续的一会儿这样几个音、一会儿那样几个音,变化多端,它是在描述大海那种变化无穷的色彩。
里姆斯基柯萨科夫和德彪西都是交响乐色彩配器的大师,但各有所长,因此他们写出来的音乐也是截然不同的。
从以上两个例子可以总结出三条:第一条是,即使描绘性的音乐也都不是纯粹客观地描写外部世界,这些描写是被音乐化了的、性格化了的、感情化了的,而不是事物的本身。
因此一千个人写大海,就会写出一千个样子。
第二条,音乐形象是从联想产生的,这个联想是通过音乐对事物运动的形态及其发出的声响所作的一种摹拟而来的。
第三条呢,作品描述什么有时还要靠文字标题来提示,否则不能准确判断它在写什么。
比方柴科夫斯基的交响诗“弗兰切斯卡达里米尼”中的一段描写地狱里的旋风。
如果不讲这是旋风,也可能以为是大海,因为二者有着相似的运动方式。
所以确定音乐形象还要靠文字标题。
同时也说明音乐的描绘只能近似,不能逼真。
标题音乐可帮助大家理解作品形象,那么怎样去理解无标题音乐呢
这就更需要从人的心里状态和感情上去理解。
譬如贝多芬的《第五(命运)交响曲》,这“命运”标题是人家给加上的。
音乐中“命运”主题,有人解说它是反面形象,是凶恶残暴阴森的命运的形象。
但也有人把它说成是贝多芬对封建势力的挑战,是怒吼的贝多芬,是蛾扼住命运的咽喉的贝多芬,是一个正面形象。
这不是截然相反吗
总之,这个主题体现了作者自己的感情,体现了他对命运的态度。
第四乐章写贝多芬理想中的胜利,在这一乐章中,贝多芬还写下了非常天才的一笔,就是在胜利高潮的时候,突然命运的主题又出现了。
有人说这是对过去斗争的回顾,也有人说这是被打倒的奄奄一息的命运企图东山再起。
但是我倾向于另外一种解释,即虽然胜利了,仍然不能失掉警惕,那些躲在阴暗角落里的反动的东西说不定还要再来的。
这样的解释更符合贝多芬的实际,符合他的逻辑,也更好地显示出他作品的哲理性。
至于究竟怎么理解,大家还可以作出自己的解释。
交响乐给人的启示是很多的,它可以给你很多想象的余地,尤其是无标题交响曲更有这个特点,因为它没有标题的约束,概括性很强,内涵非常丰富。
即使听一百遍还会有新的发现。
而且,随着我们年龄的增长阅历的加深,对作品的理解也将更加深刻。
这就是无标题交响乐的一个长处。
最后讲两点结论:第一点,音乐的特长主要是抒情不是描绘。
所以在欣赏它的时候主要在于它的情绪如何感染我们,不一定追究它在写什么。
乐曲解释只是作为一种参考,主要还要发挥我们自己的独立思考。
第二点,欣赏交响乐首先要充分调动我们自己的想像力。
一首首的流行音乐匆匆地来又匆匆地离去,而诞生在数百年前大交响乐却至今绽放着活力.这正好应征了那句老话:经典的就是永恒的.在这个时代,越来越快的生活节奏让人们顾不得停下来好好欣赏一下生活的美好.如今我们的耳朵里冲斥着不知所云的流行音乐或是嘲杂的摇滚.难道音乐就只有这些吗?当然不是.交响曲就是真正的音乐.它以它的博大宽广以它的思想性和哲理性见长.交响乐是要穿着西装打着领带一本正经的坐在音乐大厅欣赏的.只有这样,才能有那种分围,听起来才会有感觉.欣赏交响乐不只是欣赏音乐,其实还有那种气氛. 当你在音乐会上很别人一样表现地很绅士很有教养,你就会深深的喜欢上这种感觉,而不知是附庸风雅了.首先前期的准备活动当然是不能少的.如果不作准备,很可能什么都听了但是不知道是什么意思.听谁的曲子当然要弄清楚作者的生平,有哪些著作,在他身上发生了哪些传奇的故事.作曲家的个个时期的风格.这首曲子的背景是什么,作者要表达的意思是什么,用了哪些乐器,并且各自代表了什么意思.这些往往很能影响听音乐大效果.比如柴可夫斯基的,它是为了记念俄国大破法兰西大军而作,作者要表达的是俄军的英勇善战,胜利后的喜悦,辉煌的战果等.而柴可夫斯基的风格不同与多数同时期的俄国作曲家.他的风格更加接近西方.在这首曲子里可以找到很多西方经典音乐的影子,比如法国的马赛曲.现在很多人都听不懂交响乐,不但是我们中国人,就是外国人他们也不是天生就能欣赏交响乐的.但是交响乐对于我们来说更难理解.因为其中有东西方巨大的文化差异.因此储备一些西方的人文知识是必不可少的.你大概听过很多流行歌曲,但是现在你到底能记住多少
恐怕不多吧,流行音乐之所以流行是在于它的通俗、简单,一首曲子就是那几句话,那几个调。
交响曲则不同,它有千变万化的旋律,庞大华丽的阵容。
交响曲会百听不厌
要想了解一个作曲家就从他的曲子开始吧。
一个作曲家在不同时期的乐谱的风格是很不一样的。
作曲家是一直成长着的。
晚年的贝多芬就因为觉得自己年轻时的作品不堪入耳而想毁掉他早期的作品。
一首曲子是要反复的听的。
比如贝多芬的《命运》,在听第一遍时你可能只能记住命运的敲门声。
在反复的听之后,你会发现其中的规律。
你会发现开头和结尾是呼应的,中间是发展部,两种旋律相互交替,不断发展到第三部分。
这就是老话所说的一滴水珠可以折射出太阳。
真假音转换的练习歌曲,高人进
你多听听陶喆的歌,他的真假音转换是最好的了,你会模仿他的唱法你就学会了~~~我当初就是这么过来的了要唱高音只有一个方法,就是用丹田。
为什么有些人用了丹田还是唱不到
1,每个人音域不同,我曾听过,颈项较短较肥的人,多是男女高音,颈项较长较瘦的人,多是男女低音。
这是因为喉结的关系,而有些是唱男女低音的人为何可以唱高音
后天的练习也是可以训练的。
家族遗传好像也是有关系,你爸妈是男女高音,你注定是唱高音的,这是我去听讲座听来的。
所以你可以研究一下。
2,不够气,不够力度。
不是叫你全身用力,而是轻松运用丹田及身上的音腔,有四个,胸腔,鼻腔,喉腔及头腔。
太紧绷会造成唱不到高音,因为你已锁紧喉咙。
真假音变换是需要长时间练习的。
为什么有些人假音很小声,因为你的声音还没开,需要长时间的努力声音才会开的,而且丹田力度也有管。
低 低音的人能用真音唱到很高的音,但却不能用假音调更高的音。
反而高音的人不能用真音唱很高的音,却能用假音调更高的音。
我的音乐老师说过,除了美声唱发,运用丹田唱流行歌,久后声音一定沙哑,张惠妹就是一个例子。
唱歌最重要是运用丹田,而不是用喉咙乱喊乱叫,只有用丹田唱歌才是保护喉咙最佳方法。
找了些资料让你参考,不过还没有跟准节拍不要用先,我不会害你的。
丹田唱歌其实是发声和气的运用 当你用丹田提劲发出的声音会叫厚叫饱!!这是因为发声源较深的因素 丹田就好像是引擎一样
你得藉由它把气力经由声带送到共鸣点.... 所以唱歌时有点像是用腹肌唱歌!但并不是用真的肚子用力就好了
是肚子的深处----即所谓丹田 但是去感觉那种使力的方式去熟悉它运用它
唱唱高音的东西就可以听 得出来是否有用到丹田
有用到的话声音会很扎实...... 1、 共鸣原理及分类 ... 美好的歌唱共鸣是歌唱者所共同追求的。
要想获得它,就需要全面了解人体共鸣的相 互关系和作用,并付出艰辛的努力,通过刻苦的训练才能得到它。
<一> 共鸣的原理 共鸣——某物体因受到振动而发出声音,这种声音又传播到其它物体上,引起其它物体 的共振的现象叫共鸣。
声音产生需要有振动体、媒介<空气及其它>和听声音耳膜。
当物体被打击而产生振动 时,促使媒介产生了波纹,叫音波。
这种音波由媒介传入人的耳膜成为声音。
一个发音 体在振动发音时,它除了能发出一基音外,还能同时发出一些微小的泛音。
例如:a弦振 动率是400,当它的微波传到某一个每秒振动440次的物体时,这一物体受到振动的影响 ,才会引起共振,产生共鸣。
人体共鸣形成的过程是,从歌唱发声到利用人体内很多可以产生共鸣的空间,使气息冲 击声带而出现了基音。
这个基音虽然很微弱,但是它一进入人体固有的共鸣空间之后, 就产生了不同形式的声波共振,于是出现优美、悦耳的歌声来。
共鸣的使用能够扩大音 响效果,同时还可以美化声音。
我们应充分利用人体构造的共鸣腔,努力控制歌唱发声 ,逐步训练形成空间立体感的音响。
歌唱发声的共鸣效果对于歌唱是十分重要的。
<二> 共鸣的分类 共鸣的分类:通常有三种分类的方法:从生理构造上进行分类;从共鸣结构能否调节上 进行分类;从共鸣运用性质上进行分类。
从生理构造上,可分为头腔共鸣、鼻腔共鸣及口腔共鸣。
头腔共鸣产生的生理结构位置是在鼻腔上方。
窦部各空间有额窦、筛窦等。
它们属于固 定空间,声波共振是无气息的共鸣。
体积小,位置高,这种共鸣色彩明亮,集中而柔和 。
演唱时要注意打开颌关节,减轻下颌重量,感觉骨室有轻微振动感,眉心处也有微振 感,这样歌声就集中明亮了。
头腔共鸣依靠鼻咽腔的咽壁力量与软腭,控制进入鼻腔的声音方向,使声音进入头腔, 形成共鸣。
这种控制要细心体会,才能取得很好的效果。
还要注意的是,当运用民族唱法唱抒情高音的曲目时,声波只在鼻梁上端的鼻骨处振动 即可;如果运用美声唱法演唱大音量的戏剧性的歌曲时,声波需要在鼻梁及周围较大面 积的骨面上振动。
有经验的歌唱家们为获得头腔共鸣的感受,常常善于把声音送到头腔 中去,认为——是真正的美好的歌唱,而且这种唱法,声音不会疲劳,永远年轻。
如果 失去了头腔共鸣的支持作用,歌唱的寿命不但会缩短,而且声音是十分不悦耳的。
<2> 鼻腔共鸣及作用 鼻腔共鸣不是鼻音。
是声波进入鼻腔后经过控制产生的共鸣效果。
从生理结构上看,鼻 咽腔的上部是颅骨,下部是软腭,由鼻腔和鼻咽腔组成共鸣空间,体积大,共鸣振动在 鼻腔内而产生,是由无气息的固定空间形成共振的。
要获得良好的鼻腔共鸣 还需要注意以下几点: 软腭的运用:软腭即平时称为的小舌头。
软腭是鼻咽腔的底,形成了穹形,有利于用咽 壁对声音推送。
通过软腭的运用,促使鼻咽腔形状的变化及音色的变化。
用哼唱练习, 便于使软腭中部产生振动,扩大鼻咽腔,同时还能使鼻咽腔下部也打开。
打开并控制颌关节:上下颌关节活动应张开小半寸,对于取得共鸣有好处。
下颌轻轻下 移,感觉好像没有重量,声音就轻松自如了。
还要记住,鼻咽腔既可以使声波进入鼻腔 共鸣的较大空间里去,又能不让气息进入这个空间中来。
它起着声气离析的作用,能够 促使共鸣的色彩变化。
<3> 口腔共鸣及作用 口腔共鸣是可变共鸣腔。
又是高音和低音的中间衔接区,是咬字清楚的部位。
它的共鸣 区包括口腔、喉腔。
通俗唱法多采用口腔共鸣。
根据共鸣结构可调节与否,共鸣也可划分为固定不变共鸣和可变共鸣 固定不变共鸣腔:它包括鼻腔和额窦、喋窦、筛窦、及窝音等。
鼻包括外鼻和鼻腔。
鼻 腔的容积比外鼻大,它的上壁是筛骨,下壁是硬腭,后面同鼻咽腔相通,鼻腔通向周围 的骨顶空腔有筛窦、頟窦、蝶窦。
这些共鸣腔具有稳定的固定空间,其体积和形状是无法进行调节的。
可变共鸣腔:它包括口腔、喉咽腔、鼻咽腔和口咽腔、喉腔、胸腔等。
口腔的上前部是 硬腭,后部接到舌根和会厌咽腔。
喉咽腔上部通口是咽部,下连食管,上部是舌根和会 厌<喉头肌可以主动调节>,与共鸣腔下部接喉口,通喉前延部位<声带位于喉室>。
鼻咽腔,它的前壁同鼻腔相通。
下方以软腭为界,通向口咽。
口咽腔,上与鼻咽为界,同口腔相通。
下通喉咽。
声道,在声带以上,同口、鼻、喉、咽腔相连,形成类似管状的口咽喇叭管。
它的出口 在鼻腔、口腔。
喇叭嘴是喉室。
声带、声道是主要的共鸣腔体之一。
人体的固定共鸣腔、可变共鸣腔,经训练都会引起美好的共鸣反应。
咽腔和口腔、胸腔 相连,它是重要的共鸣腔。
胸腔在共鸣中也起了不可缺少的作用。
除了人体歌唱发声系 统的全部空腔为歌唱共鸣发挥作用之外,共鸣在人体的骨骼中也会发生作用。
人的声音 共鸣主要是腔体共鸣。
人的上咽管的大小和容量是可以变化的。
经过共鸣的作用可以增 大音量,变化音色。
使声音发出泛音,得到美化,从而发出动听的声音来。
由于运用性质的不同,头部前方共鸣分为:上部共鸣和下部共鸣。
一般称腭以上为“上 部共鸣”,腭以下称“下部共鸣”。
上部共鸣:包括鼻腔、鼻窦、上颔窦、额窦、蝶窦、和筛窦。
下部共鸣:包括口腔、咽腔、喉上部等处。
前面说过,凡是充满空气的地方都可以发生共鸣。
然而头腔并不是充满空气的腔体,为 什么可以引起声音的共鸣呢
原来,它不是利用有空气的腔体作为传声的共鸣腔,而是 利用固体的骨组织的传导作用而加强声音的强度。
声音的强度是构成声音响度的重要因 素之一,骨传导作用与高音相结合,声音自然增加响度,因此利用上部共鸣有助于声音 的扩大。
利用上部共鸣的道理,就是利用喉、咽、口的共振,经过头骨的传导,引起几个窦体的 共振,来加强声音的共鸣,我们称它为“骨传导”<不是气传导>。
上部共鸣主要是借 助“骨传导”作用来实现的。
在生活语言中,虽然意识不到它的共鸣作用,但在高声说 话或发某些音时,“骨传导”的共鸣作用也在参与扩大音响的行列。
歌唱家所以强调要 把上部共鸣利用上,是因为它的共振作用较强,如果和下部共鸣联合起来,对于高低音 的音响以及歌唱中的情感配合,都有着积极作用。
应用上部共鸣,必须先造成下部共鸣强有力的声波。
声波达到硬腭,利用硬腭的振动引 起鼻腔和头腔各窦的共振,这就是骨传导的作用。
这样既增加音量,又可增加声音的力 度。
按理说,气流到达口腔时,不能使气流通过鼻腔汇出国,必须使鼻腔中的气流折回 口腔,再从口腔喷出去,这样才能真正得到上部共鸣的音响。
然而,咽腔是个三岔口, 当气流到达咽腔时,必然有一部分冲向鼻腔,一部分冲向口腔,要想把鼻腔中的气流折 回口腔是不容易的。
这样,使用上部共鸣,便会形成全部的半鼻音。
这种情况,在一些 歌唱演员中是常有的。
当他们希望得到上部共鸣的帮助时,便把舌根降低,软腭放松, 有时还把鼻孔张大,这样,把气流引进鼻腔时,也就从鼻腔中泄出大部分。
使用上部共鸣,似乎半鼻音是不可避免的。
但是在民族唱法中,显然比美声唱法的鼻音 是要少些。
这是由于两种发音的口腔开度和肌肉松紧不同而引起的。
`歌唱的发声,每 个韵母几乎都披上了鼻音的色彩,尤其遇到窄韵母i.u.yu时,这种现象就更显著。
然而 听者要是不细分辨,就听不出鼻音的色彩,反而觉得声音饱满。
由于韵母发音有高低性质的不同,它对“骨传导”所起的强弱作用也不一样。
一般说, 窄韵母i\\\/u\\\/yu显然比宽韵母a\\\/o\\\/e强,这点从实验上可以得到充分证明。
为什么会有这样 的现象呢
这是因为发窄韵母时口腔比较窄<声位高>。
当声波达到口腔时,不是很畅 快地流到口外,它要比发宽韵母的气流送得缓慢,这时腭部被鼓动的力量也就强些,因 而可使颅骨受到强烈的震动。
不过我们应该注意,这类韵母最容易把声波引向鼻腔,也 誻最容易产生鼻音,而且发音时的口腔肌肉比较紧张。
为了使它不带鼻音或少带鼻音, 发这类音时更应该注意口腔适当扩大。
宽韵母a\\\/o\\\/e的口腔开度都比窄韵母i\\\/u\\\/yu为大, 从喉部发出的声波到达口腔时,没有窄韵母那么大的强度,而且很容易从口腔内部辐射 出动,所以震动颅骨的力量也就减弱了。
因此对于头部共鸣来说,窄韵母比宽韵母更为 显著。
这种情况告诉我们,能否引起上部共鸣,和气流压力的强弱很有关系。
从声音的高低来说,高音容易引起头部共鸣低音则容易引起胸部共鸣。
这是因为发高音时声带闭合较紧,气流的冲击力较强;发低音时声带闭合较紧,气流的冲击力较弱。
低音歌唱家常是利用胸部共鸣,高音歌唱家则必须兼用头部共鸣。
在这里我们应该注意,唱低音只能说是以下部共鸣为主,并不是说完全抛弃上部共鸣。
当唱高 音的时候,如果得到上部共鸣的协作,发出的声音将是纯厚而清亮的。
相反的,唱高音只能说上部共鸣起主要作用,要是缺少上部共鸣,声音的高度将会受到影响;然而下部共鸣也不应该完全不去利用,如果缺少下部共鸣,要得到高音的宽度是有困难的。
我们对于歌唱的声音<不管是高音还是低音>,总是要求圆动听的。
常听到一些女高音,虽然能唱到C4,的声音听起来却感到干燥刺耳,缺乏圆满的色彩,这就是上部共鸣和下部共鸣没有配合起来的结果。
所以,共鸣的利用在唱高音或低音时应该分别主次,高音要以上部共鸣为主,下部共鸣为辅;低音要以下部共鸣为主,上部共鸣为辅。
两者必须配合适当,才能发出宽厚而有力度的声音。
我们听到一些歌声很美的高音歌唱家,当他歌唱时,如果用手抚摸头顶,可以感觉到剧烈的震动,同时用手抚摸胸廓,也会感到胸廓的骨骼发生震动。
这说明高音不仅使用上部共鸣,下部共鸣也在起作用。
有人强调上部共鸣的作用,而忽略了下部共鸣的协作关系因而得不到理想的高音。
从广义上说,胸腔和头腔和骨组织都有传导声音的作用,但是它们的作用是不相等的。
胸腔的骨组织再加胸壁本身的震动,所引起的共鸣是很明显的;头腔的骨组织由于区域 不同,引起共振的强弱和清晰的程度不同。
一般说,额窦部位的共鸣最强最清楚,这是 因为这个共鸣区受到喉腔、咽腔、口腔和鼻腔全部声波直接振荡的结果。
我们要求歌者 要把声音提到头部上来,也就是希望提到额窦位置上来,使这部分的骨骼产生共鸣作用 。
其次,头部共鸣作用比较大的部位还有枕骨。
它是构成颅腔底部和后部的骨头,在头 部后面正下方。
因为它的位置也是声波直冲的地方,所以这部分的共鸣腔的发声,除了 利用额部共鸣以外,当唱高音的时候,还兼用枕骨的共鸣作用,这就是我国戏曲界所讲 的所谓“脑后摘筋儿”。
那么,怎样才能把这部分的共鸣使用上呢
有一种理论认为枕 骨的下面接连颈椎骨,当强有力的声波冲到喉腔之后,它会引起颈椎骨的振动,再由颈 椎骨往上传导,枕骨便发生振动。
另外,声波到达口咽腔时, 引起很大的传导力量, 它从的后部直接影响枕骨的振动,而且这部分离“蝶窦”很近,因而它的共振作用也就 更加强了。
在利用枕骨共鸣时,有一点应该注意,发声时必须颈部挺直<但不要僵硬> 。
这样的姿态可使喉、咽腔扩大,气流畅通,造成强有力的气流柱,上升直达软腭的后 部,引起枕骨的振动,造成声音的力度。
当我们把声音提上来的时候,会感到脑后发生 振动,这时上部和下部的共鸣则已经连在一起。
实验证明,光是喉腔的共鸣作用是不大的,声音不是很响的,音色的变化也不是很清楚 的。
这是因为喉腔基本是软组织组成,在软的共鸣体中发声,声音首先被吸收一部分; 因为喉腔较小,共鸣作用不强;再因为喉腔没有显著的变化,音色变化不大。
以上各种情况说明,上部共鸣和下部共鸣的运用,有赖于强有力的气流,然后在良好的 喉,咽、口、鼻腔共鸣的基础上才能产生。
所以我们要得到全部共鸣协作,要特别锻炼 呼气和挡气的作用。
怎样获得共鸣 (2) 2、共鸣与声区 依据音的高低变化和共鸣部位的不同运用,形成了三个声区:高声区、中声区和低声区 。
高声区<头声区> 发声偏重于头腔共鸣,有利于发挥高声区的技巧。
在歌唱发声时感到前额和脸两颧部分 有振动的感觉。
发出的声音有假声的特色。
同时要注意在高声区演唱时,鼻咽腔和软腭 等处和肌肉的运动不可收缩过分,使音波没有流动的余地,影响了泛音音响效果。
中声区<混声区> 发声偏重于均匀的谐和共鸣,有利于发挥中声区技巧和特色。
中声区是低声区和高声区 衔接的地方,既要把高声区音量同低声区音量调节控制均匀,又要保持声音的通畅和统 一。
这个声区在声乐训练中占主要地位。
中声区音乐柔和、松弛而又明亮。
要提出注意 的是,喉、舌等肌肉在演唱时,如果收缩过分,也会产生声流堵塞,这时既隔开头腔共 鸣,又失去了胸腔共鸣的支持,就会出现错误的声音。
1低声区<胸声区> 发声偏重于胸腔共鸣,有利于发挥低音 区的歌唱技巧。
在歌唱发声时明显感到胸腔有振 动感,声音自如,深厚并有深沉的感觉。
必须提出注意的是,唱低音时,颈部肌肉、舌 肌如果收缩过分,就会失去中声和高声区的共鸣,出现沉闷和暗哑之声,对演唱效果影 响较大。
3、 换声区和解决换声的方法 我认为换声区每个人都存在。
有人说,只要把声音唱到高位置上去,换声就不存在了, 这种说法的根据是不足的。
要承认换声现象是客观存在的,从心理上对换声的现象不要 产生惧怕感,要想各种方法去解决它,并要创造性去研究它。
<一> 什么是换声区
在歌唱发声时,由低音向高音唱,或是从高音向低唱,突然出现 一种控制不住的“破裂卡壳”的声音,顿时感觉上下声音不统一,这种不愉快的声音便 是“换声”。
产生“换声”的原因是多种睥,其中主要原因应从生理方面来分析。
由于两片声带在发 声运用时不均衡,其中一片声带不绷紧,杓状软骨的平衡作用失去了,就产生了破音。
或者,发“真声”时声带靠拢,由于喉肌用力声带“拉紧”。
发“假声”时声带不靠拢 ,喉肌不太用力,声带较为放松。
在发声歌唱时这两种声音力量需要衔接得很好,才能 使声音统一起来。
如果衔接不好,一刹间没有及时的把“共鸣量”调节好,立即就会出 现一种虚弱撕裂或是中断的声音。
破音一般容易产生在高音极限音符上和临近音色变化 的音符上。
高音一般产生在E2、F2、#F2。
而“换声区”一般是包括三个半音的音程, 其中变化最大的音称为“换声点”。
因为每人嗓音的生理条件不一样,所以换声点的位置有所移动。
女高音:有一部分女高音换声不明确,但戏剧女高音换声困难。
换声在#F上下; 女中音:这声部较复杂,音域广,音色变化大。
一般有两个换声区。
一个在F2上下。
第 二从#C直到F2的范围之内。
戏剧性和低女中音在E2、G2,抒情性的在降E上下; 男高音:大多数的换声区在#F、F2包括一部分在G2、降A2。
男中音:高的男中音换声在降E、E2、F2,低的男中音换声在D2、#C2。
<二> 解决换声的方法 <1> 采用“关闭唱法”解决换声 意大利“美声唱法”对解决换声的生理现象,是采用了母音变异的手法<即关闭唱法> 。
在变异处加“o”、“OU”。
例如:“妈”字是<a母音>,在正常的中声区唱a音,在 换声区加O音变<mao>,过了换声区再加<ou>音,就变成<mou>的母音。
经过这样的 变化后,由换声所带来的虚音,逐渐出现了明亮的声音。
在解决换声时,一定要掌握提 前做换声的准备工作。
当从一个声区马上要转换到下一个声区时,立即需要利用共鸣在 不同声区变化的混合共鸣的方法,避免出现声区不统一,造成喉音和鼻音等不良现象。
例如:女高音从中声区向高声区转换时,一般情况下换声点在F2音高上。
这时要向前一 个二度降E2音上<其它类推>移动,在降E音上稳定喉头,调正声带的变化。
并利用母音 变异的手法,用弱音控制唱,以头腔共鸣为主来调节去歌唱,唱到F2时声音自然会突破 换声点,逐渐出现明亮的声音进入高声区,促使整个声区统一了<其它声部类推>。
关闭唱法是中声区用较亮的a,再进一步带入o使声音圆润,到换声区开始用y。
男高音中 的声区a要多用,可以使声音明亮、圆润。
男中低音o要多用,使声音浑厚,低沉。
用a, o,I母音训练,是统一声区的主要办法。
<2> 用“中东辙”字音解决换声的新方法 民族唱法采用“中东辙”的字韵来做歌唱发声练习,是解决换声和扩大音域, 见效最快 的手段之一。
\\\\'衡量声乐教学的水准,一方面要求教学质量好,同时又要求学生的演唱水平提高的快。
在声乐教学中是存在许多矛盾的,我认为最难解决的问题是如何扩大音域,达到声区统 一。
这其中存在一个障碍,即如何解决人的“换声”阻力。
“换声”是人的生理变化极 其复杂的表现,是看不见,摸不着的喉头内部肌肉活动失调的现象。
多年来,“美声唱 法”对“换声”的生理现象一直采用母音变异的手法来解决。
通过这种变化,虽然在一 些声乐学生嗓音换声上起了作用,但是仍有部分学生解决得不彻底,音域扩展的慢。
我赞成咬字换声。
我们汉字非常多,要从字的发音含义、性质去分析选用。
那么,选用 什么样的字来解决换声最合适呢
采用鼻音类的字来解决“换声”,对扩大音域最有益 处。
鼻音类包括四道辙<人辰辙、言前辙、江阳辙和中东辙>。
这四道辙包括的字相当 多,集中采用“中东辙”的字来做练习,能得到最佳效果。
在“中东辙”的字中,又是 重点选用“空、通、松、浓”四个字为主要训练用。
这几个字属于鼻音类,此类字本身 就带有自然的鼻腔共鸣的因素,例如:“通”字,它是由“t和ong”拼成的,当唱“通 ”字时,一开始由咬“t”很快进入“ong”音并有延长得到头空的感觉,声音自然进入 头腔共鸣中去。
因为“ong”音本身带有头腔的自然共鸣因素,这样,在头腔里,ong产 生眲共鸣振响,给人以宽的感觉<指在音色上>。
“中东辙”的字,从生理上去分析,喉位自然下移,舌根不抬起,使口腔、咽腔的空间 增大,声音可以自由流通,不受阻碍,换声自然也容易解决。
因而,“中东辙”的特点 是:中东舌居中,喉咙感觉松,出字半闭口,收字鼻出声。
<一> 共鸣同音高的关系 音高,指音的高度。
物体由于振动发出了声音,振动越密则音越高,振动越疏音则越低 。
这种疏密程度的变化称为音高。
每个人都有自己的自然音域,歌唱的声音必须有高低 之分。
从生理上去看,声音的高低是在歌唱发声时,声带振动频率所产生的快慢区别。
振动得快,声带开合的次数多,频率越高,则声音越高,反之就低。
这种音的高低在歌 唱发声共鸣的运用中,要有所控制。
有时在音乐会结束后,你经常会听到各种演唱者的议论。
评论最多的是这位演员唱的音 真高,他的声音才真叫亮呢等等。
这便是人们对演唱最起码的评论。
说明在演唱中人 们对音的高度是有要求的。
但这,并不等于那种尖刺的声音就是正确的。
在练习高音时 ,有的人误认为用一股劲在那喊唱,就能把声音唱高了,这种想法是错误的。
唱高音 必须要求正确地运用头腔共鸣。
在气息的作用下,声带借助弹性力量很快开合,产生高 频率振动,但产生了高音。
从生理上分析,唱低音时声带拉长,边缘厚,弹性张力松弛,开合缓慢。
我们有时去欣 赏大合唱演出,它总能给人以力量和向上感觉。
如果缺少了低声部,整体合唱效果感觉 就没有分量了。
只有高声部的[演唱,声音就显得单薄了。
如果低声部能发挥作用,合唱 演唱效果立即就变了样,那种丰满深厚、富有魅力的声音立刻吸引人们去遐想。
这种声 音来自于胸腔的振动。
胸腔是低音的共鸣区,声音向下唱,喉头自然就要下降,靠近气管,声波在胸腔内产生了振动,运用这种共鸣就会出现了松、通、厚、浓的声音。
因为音的高低是与共鸣起直接作用的。
<二> 共鸣同音量的关系 音量的强弱变化是歌唱的表现手法之一。
音的强弱是由发音体振动时的振幅大小而决定 的。
振幅大音就强,振幅小音就弱。
<有人误认为强的声音是高音,弱的声音是低音, 其实是不同的>,还有的人在追求一种响的声音,误认为用这种强而响的声音去歌唱 效果好,这种想法是错误的。
强弱是相对的,二者是因为对比而来的。
因此在歌唱中, 要根据歌曲内容和处理的需要,做到既能强又可弱,这样的变化就比较自然。
在音乐的旋律中,常用强弱记号来表现音量的变化。
如P、PP、PPP、f、ff、fff等。
希 望演唱者对曲目要细心地研究作曲者标记的强弱对比及感情的表达记号。
千万不要过分 追求大音量,这样会造成不好的效果。
总之,这些共鸣音响效果的变化,需要我们运用 灵活多变自如的共鸣技巧,并采用统一的混合共鸣,使各共鸣空间振动音响起最大的谐 和作用,才能给人以丰满圆润的感觉。
在强弱的声音技巧运用过程中,声音用的越轻巧 ,保持歌唱的位置就越高。
<三> 共鸣同音色的关系 音色是声音的一种特性,是由于发音体的声音不同而产生的。
音色是由多方面因素决定 的。
从生理上看,每个人的声带构造不同,歌唱的声音也不一样。
声带长厚,音色就厚 一些。
声带短而薄,音色就明亮一些。
各种共鸣腔内的共鸣效果各有特色,可以唱出各种不同音色的歌声来,所以说,音色是 表现歌曲思想感情的主要技巧。
掌握各种音色变化的能力是很重要的。
在歌唱发声中, 要巧妙的运用各种共鸣的比例,并要按照各声区的要求进行调整,才能唱出动听的音色
唱歌基础技巧
教你如何唱歌(小技巧)1.腹式呼吸这是唱歌最基础的部份,也是一般人所说的(用丹田唱歌)。
一般人呼吸多用胸腔,呼吸时,会看到胸腔的起伏。
如果有机会观察婴儿呼吸的样子,会发现,婴儿呼吸多是腹部起伏,这就是(腹式呼吸)。
婴儿的哭声很宏亮,为何
因为腹式呼吸能将气压的更沉,我们能因此吸到更广的气,身体也有更盈余的空间去发出共鸣。
要练习腹式呼吸很简单,有两个部份:一,是习惯使用腹部来呼吸;二,是练习如何将气留在身体里面。
这样听起来很笼统,其实有很简单的方法可以依循练习。
首先,每次唱歌前,花约3-5分钟时间做呼吸运动;吸气时,控制让气吸到肚子里,并明显看到肚子起伏的动作。
之後,尝试将气吸入腹部,闭住气约十秒,再开始慢慢的吐气,并练习花最久的时间将气吐完。
练习这个阶段的时候,也可以在最後气剩下一点的状况下,用力把气一口气吐出去,同时练习两种运气方式。
如此一来,久後唱歌自然习惯运用腹式呼吸,且运气也更稳。
在练习时,除了身体一定要放松外,可以试着一手压住腹部,也确保丹田用力的程度。
2.运气技巧运气的技巧其实跟腹式呼吸很有关系,只是帮助我们的身体更灵活运用。
简单的运气技巧练习方式为,用腹式呼吸并将气维持在肚子後,试着以规律并有力的方式,快速地吐出间断的气。
每次吐气,都确保丹田使出力道;这些力道是单独的,而非一股脑儿的从头用力到尾。
可以试着将一手放在肚子上,若方法正确,会感到肚子随着吐气的规律,一起起伏。
腹式
声乐类学生如何学好意大利语
一、意大利语在声乐教学中的重要地位,意大利歌唱艺术有着悠久的历史,在世界歌唱艺术领域中占有极其重要的地位。
意大利被人们称为“美声的故乡”、“歌剧之摇篮”是名副其实的。
意大利歌剧和艺术歌曲是人类声乐宝库中的一个非常重要的组成部分,许多经典之作虽历经几百年,仍为世人所喜爱传唱。
在音乐院校声乐学生必修曲目,以及当今世界一些重大国际声乐比赛的必选曲目中,都有许多意大利歌曲。
同时,意大利语也被认为是一种比较适合歌唱的语言,在长时间里逐步形成了一套完整的、科学的发声方法。
因此,在许多声乐本科学生的训练中都加入了一些意大利歌曲。
学习与演唱好意大利声乐作品的重要意义是不言而喻的。
二、如何学好意大利语基本拼读和发音技巧在对意大利语在声乐中的地位有了了解并由此坚定了学习的决心之后,就要针对其语言发音特点,准确地掌握发音、读音规则。
意大利语音的准确发音必须经过认真、系统地学习。
元音是形成嗓音的基本元素,因此,首先应该练习元音,然后再进行各种辅音与元音拼读的练习。
意大利语的发音很有特点,语音清晰,音序均匀而有节奏;母音宽阔,辅音柔和,而且每个词都以母音结尾。
意大利语音共有二十一个字母,分为五个元音a,e,i,o,u,其中e和o分别有开口音和闭口音两种;十六个辅音b,c,d,f,g,l,m,n,p,q,r,s,t,v,z,h(h单独不发音),这些辅音构成22个不同的辅音发音,即,爆破音:p,b;t,d;c(ch),q,g(gh)。
鼻音:m,n,gn。
边音:L,gl(i)。
颤音:r。
擦音:f,v;s,s;sc(i,e)。
塞擦音:z,z;c(i,e),g(i,e)。
意大利语音在拼读中应该注意的几个问题: 1、元音没有弱化现象:七个元音发音应该严格按照发音部位的要求发得饱满而清晰。
如Largo(缓板,宽的)是由两个开口元音与辅音组成的两个音节1ar—go,在歌唱时应充分地张开口腔,注意口张呈圆形,下巴放松,尤其是go中的o是元音o的闭口音,应发成相似于汉语拼音中的“O”,发音的着力点多在唇部,而不能发成O元音的开口音O(奥),发音的着力点多在喉部。
这个问题直接涉及到声音的位置和共鸣。
还有元音i,é(闭口音)在高音区时应打开口腔唱,而不是挤着唱出来。
2、辅音有清音浊音之分,如;t—d,c—g,p—b,f—v,s—s,z—z,尤其是前面三组不能将ta唱成“他”,而应唱成“大”;Ca不能唱成“卡”,而是“嘎”;pa不能唱成“趴”,而是“巴”。
浊辅音除了上面所提到的还有L,m,n。
S除了正常的发“S”音外,S在两个元音中间和浊辅音前发浊音,即“Z”音,如:usa发“uza”;museo发muzeo;smesso发“zmesso”等。
清浊辅音的发音不能发错,否则会改变词意。
3、大舌颤音r,在意大利语的声乐作品中占有语言品性特色的地位。
因此,虽然对很多人是个难点,但必须掌握,而且通过练习也完全能够发好它。
在歌唱中要注意的是,当“r”音后面没有元音相拼读时,“r”不能在音符上做延长音来唱。
4、摆脱汉语的影响,建立语感的快速转换。
由于汉语的发音有“四声”,即:阴平(-)、阳平(\\\/)、上声(V)去声(\\\\)。
运用不同的语音声调,会产生不同的词义。
所以,“四声”对于汉语词义的表达非常重要。
我们早已非常习惯和自然的这个特点,却是很多外国人在学习中国汉语时遇到最大的困难。
反之,在意大利人很熟悉的发音,对于我们也可以成为很难的事情。
如果在学习意大利语单词发音时,仍然带有“四声”的痕迹,发音就不免拐来拐去显得生硬、不自然,更不要说流利了。
三、如何演唱好意大利语歌曲充分理解意大利语在声乐中的地位,基本掌握其发音技巧,只是学习的一个部分。
因为最终还是要应用到歌唱中去。
歌声脱离歌词无法单独存在,歌唱方法更不可能脱离语音而孤立发展。
威廉·莎土比亚曾说过:“任何语言的使用都是建立在母音上,运用中避免在与子音结合而产生的喉音,共同倾向于将声音洪亮和喉腔自由认同为良好的发音。
由他们的歌唱家探索出来的技法是意大利传统歌剧唱法赐与我们的巨大财富。
那清纯母音的歌唱,一直是为各国人们所景仰。
”意大利语音是声音训练的语言基础,用原文歌曲的演唱作为练习是把说转移到唱的必经之路。
在演唱前还应该多朗读歌词,培养良好的语感,理解歌词的含意,这样才能将作品的风格、思想内容表达得准确而深刻。
美声唱法“BelCanto或belcantismo”从字面上解释即优美歌唱,也含有优美的歌曲之意。
它不仅是一种具有传统性的歌唱方法;还是一种演唱风格和声乐流派;更是一种艺术理想的体现。
意大利美声唱法在教学中不同于其它各类声乐学派的特点是:强调发声,要求饱满的气息支持和自如的呼吸控制能力,较低和稳定的喉位,清晰的读音,每个声音的连接必须在一条流畅平稳的音线上,从而产生灵活、自然、明亮、丰满、连贯的声音;优美纯净的音色;富有共鸣的音质,对歌曲的解释要注重演唱风格。
学习和掌握意大利语在演唱中的正确发音同单纯作为外语学习发音绝不是一回事。
因为,歌唱艺术的特征是曲调和歌词的有机结合,任何一种语言的声乐作品都有其语言同音乐结合的特殊性。
在实际的演唱中需要我们把许多意大利语语音音素以及语气、语调等特点同音乐、歌唱方法很好地结合在一起,使我们在演唱中,不但能够在音乐旋律的起伏与节奏的变化中,把歌词转化成与音乐结合的歌唱,还能体现出歌唱艺术的魅力。
在具体操作中,可以把清晰流畅的读歌词作为第一步。
第二步是按照节拍读歌词,也就是将歌词按节奏朗读出来。
第三步是加入旋律,最终学会整首歌曲。
另外,关爱留学意大利部专家认为听原版录音也是一种收效较好的练习方法。
由于在我们学习和生活的环境中,几乎接触不到意大利语,只靠有限的几节意大利语语音课是非常不够的。
因此,建议声乐教师应努力要求学生们多听录音、多看录像,多注意听歌曲的译音、语气语感和歌曲的风格特点,使学生能够经常地接触意大利语歌曲,有一种环境的熏陶。
另外,在可能的情形下,建议学生在掌握了意大利语语音规则及发音特点后,能够再继续学下去,努力多学一些意大利语方面的知识,为今后更多、更好地演唱意大利语歌曲打下坚实的基础。
在声乐专业本科的教学中,经常需要辅导学生演唱外国作品,其中意大利语作品是最重要。
由于在艺术学院中一般没有专门的语言教师,学生一般都是跟随自己的声乐教师学习意大利语歌曲。
虽然学生们一般已经有一定的英语基础,同时主要的学习目的是掌握意大利语发音,能够模仿操练似乎就可以了,但是,毕竟意大利语是另外一门语言,攻克发音关也不是轻而易举的事情。
在此借用某位优秀教师多年辅导声乐专业学生意大利语中积累的经验做一个深入的总结,以期对学习意大利语的同学们有所帮助。
声乐怎么自学·通俗唱法
声乐学习入门知识要学会声乐必须具备得有一定的条件。
良好的声乐素质,掌握相应的音乐基础知识和技能,还要有良好的嗓音条件。
我个人的观点是应该让学生充分认识学好基本乐理和视唱练耳的重要性。
一个人的音乐素质有先天因素,也有后天的培养,而后天的因素是最主要的。
在音准、节奏和乐感方面有敏锐感觉的人,就具备了学习音乐的素质条件。
若学生没有重视,就会阻碍学习的进程。
另外,键盘乐器的学习同样重要,有了一定的键盘基础才能进行听觉训练和视唱练习。
而发声更是离不开键盘乐器。
针对学生应把发声的音阶落到实处。
一个个的检验。
让学生明确随着键盘去发声。
最高音到哪,最低音到哪。
人人会自弹自唱。
这样才能收到实效。
再次,培养学生歌唱的自信,因为人的嗓子条件不同,尤其是十五、六岁的刚刚初中毕业。
有的变声期晚的还没成熟。
这样嗓音差异很大。
要特别注意训练的高度和强度。
提醒他们不要勉强上高音或者低音。
同时也告诉他们。
有一些成功的歌唱家也不都是一流的嗓子。
调动他们的积极性,树立信心。
对初学者最重要的是气息的训练和口腔打开的练习。
那么呼吸有三种方式: 1 、胸前呼吸。
由于容易导致颈部、喉和胸腔的紧张。
发出逼紧、干瘦、缺乏弹性的直声,这类现象在初学阶段容易出现。
气息浅,抬标志。
让他们感觉自己不要耸肩。
2 、,这种呼吸是依靠软肋扩张、小膈鼓起和收缩的呼吸方法。
它吸气比上胸式要深。
但也有局限性。
由于吸气过深,气息往往不流畅,影响发声的部位。
中低声区音色沉闷,声音缺乏流畅感。
并出现音偏低的现象。
3 、胸腹联合呼吸:这种呼吸是一种运用胸腔、横膈膜与两肋、共同控制的呼吸法,这种呼吸法是近代中外声乐界工人的。
普遍使用科学方法,合乎生理机制规律的呼吸方法。
它有好多优点。
控制气鬲能力强,呼吸均匀。
有节制能储存较多的气鬲,有明确贺喜的支点。
使高中低三个声区协调统一,我经常采用的练气息的方法有: 1 、慢呼慢吐,将嘴张开,象打哈欠一样,缓缓将气呼出。
可以发 S 声音。
检查气息是不是匀。
对初学者要特别强调这一训练。
注意不要抬头,耸肩。
做长期训练。
2 、快吸慢吐,这是歌唱时常用的急速吸气略停顿后,缓缓呼出,训练横膈膜的支撑作用。
发声练习,发声练习是用于训练声乐技能技巧的最基本、最简单的练习。
运用气息支持发声,发长音。
让横膈膜控制呼吸。
形成正确的喉头位置,稳定喉头,使声带运动与呼吸密切配合。
训练调节共鸣腔体的方法。
适当扩张可调节形状的 ---- 咽腔、口腔、喉腔。
运用不能调整行将的 ------ 通过共鸣腔体的调节于运用,增大音量,美化音色。
呼吸、喉头、的密切配合,协调运用的发声、作到声区统一,富于力度和音色变化。
开始时我们可以采用 a 、 e 、 i 、 e 、 u 、用音阶 5 4 ▏3 2 ▏ 1 - ||; 通过大量的简单练习曲的训练,在运用歌唱正确状态,做大约一个学期的训练后,在找到歌唱发声的状态的前提下,为进一步扩展音域打下良好的基础。
科学地学习声乐必须要有老师的指导。
主要原因如下: 1,使歌唱发声系统各器官的肌肉更有力,并能协调一致。
2,建立正确的声音概念;保持喉头的相对稳定和建立标准歌唱状态。
3,扩展音域,美化音质。
注意事项: 1,要循序渐进。
2,要每天坚练习,持之以恒。
3,练声时要注意力集中,精神饱满,充满激情。
4,要主客观统一,经常录音分析真实声音与发声时自我感觉声音的差异。
5,要巩固正确的发声感觉。
6,要把练习发声技术的心得体会运用到演唱歌曲中去。
7,初学者不应追求大音量及高音,而应追求声音的圆润自如和音质的优美。
具体方法从自然音区练起,自然音区是指不太用力就能唱出的音区,是人声中最自如最富有色彩的声音,一般不超过八度,一般男女中音从低音量到中音降7,男女中音从2到高音1。
等到自然音区的音逐渐巩固之后,就应该将唱这些音时圆润、明亮、柔和的色彩和发声的自如性,移到邻近的高的和低的音上面去,当这样的音的数量逐渐增加时,就使我们的音域逐渐扩大,并使整个音域统一、均匀。
唱高音和低音时,都能运用自如。
如果不按从自然音区开始的方法进行练习,在自然音区的音还没有唱好,没有呼吸基础时就开始唱高音和低音,那么声音上就会产生一些毛病,有的人唱起歌来声音分成两节,或者高音发紧、发尖;低音压和发哑等待现象,就是由于自然音区的音没有基础时练唱高低音的结果。
对已经担任演唱工作的同志,每天抽空做一些自然音区的练习,对统一声区并使发声自如,都有很大益处。
唱好歌的一些方法唱需不需要科学的方法
答案是肯定的。
过去,人们总对存在一种偏见:只要乐感好,嗓子好就可以了,有没有方法无所谓。
这样一来,我们许多歌手就对呼吸、咬字、声音的位置都不研究,造成中、低音发白、发干;高音干拔,从喉头挤出。
虽然经过录音棚的处理能骗过外行的耳朵,但一到现场就现了原形。
当今著名的歌星,无论是大陆的和港台歌手、一听便知他们经过了严格的声乐训练,都有着科学的发声方法。
作为吉他爱好者,不要求很高的声乐技巧,但懂得一些方法,使自己的歌声圆润、松弛也是很必要的。
在声乐歌唱初级阶段就要开始建立和培养我们的个性艺术的东西,我认为我们歌唱者的感情与个性的发挥尤其重要:感情是歌唱训练中重要环节,没有感情的歌唱是乏味的,不动听的,是不用心去演唱的一种表现,感情来之情绪,而情绪的好与坏直接会影响感情的培养。
当一个人在知道自己的时候,对与歌唱水平的正常发挥是不利,感情需要情绪的不断升华和锤炼,才能真正表现歌曲的思想感情,歌唱者必须拥有,在平时的歌唱训练中加强和重视表演艺术与个性发挥的意识,并能在训练中不断体验情感与艺术的发挥要求,一定要恰到好处地进行发挥歌曲本身的思想感情来,同时歌唱者的个性会得到充分地发挥。
加入自律会的感想及建议
每每回忆起这一年在自律会宿管部工作的日子,就如同浏览一段生长皱褶的时光,其苦闷令人充实,其愉悦使人酣醉. 这一段时光中蕴藏着色彩斑斓的美好、静谧飘渺的纯洁、苦不堪言的独白、怒不可抑的愤懑,都被思绪激起的清波翻动得婆娑婀娜若隐若现. 往事中的一切,沉情中感到热烈,朦胧中感到清晰,陌生中感到亲切......一个只言片语的记忆脉络,就是那段不寻常岁月中跳跃的一束浪花. 还记得刚进入自律会的那会儿,新鲜的环境、人儿、工作常使我感到雀跃,我欢呼,我欣喜,我渴望创造一段不寻常的成功.但是随着时间的推移,我渐渐感到厌烦.天天繁琐的检查同学晨起,周周单调的检查宿舍卫生,还要时不时的忍受他人的抱怨,一成不变的生活,慢慢的折磨我的激情,打击我的耐心.那时,我是多想放弃啊.但最终,我还是坚持下来了.在这里我学到了一种品质,那就是责任.责任感使我又重新喜欢上了这个工作.是的,我对部门工作负责,对自己的选择负责.既然我无法改变现实,那我何不换一种心态去接受它呢
把厌烦当作喜爱,把抱怨换成歌唱,把受苦当作锻炼.事实证明我是对的.当我以另一种眼光去看待时,我发现原来这些工作也是非常有趣的,很有学问的,只是我一直没发现而已.以前我一直怀疑农民为什么能顶着烈日狂风暴雨不厌其烦的在同一片土地上播种相同的庄稼,也许就是这个理儿.哦,原来在这个部门里,我不仅学到了责任感,还学到了怎样去接受现实. 快乐的时光总是易逝的,一转眼就到了大一下学期,还是同样的部门,只是工作职责有了很大的改变,我不再从事检查卫生和晨起的工作,而是负责通知部门干事、舍长的事务,及负责部门人员签到和带领他们进行补检的工作,简单一点的说,就是部门的通讯员和小小的头目吧.也许是每次的黎明前总要经历黑暗,每个人的成长历程都要有点挫折吧.新的工作职责带给我的不是纯粹的能力体现,它还夹杂着几许无奈,些许伤憾.我一直很困惑为什么好心好意地去通知相关的事务换来的却是他人的白眼
为什么老老实实地按部门的要求叫干事去做事得来的却是他们的爱理不理
后来经过学长学姐的指点,经过自己的摸索,终于使事情有了很大的改观.是的,在通知时说一句“学长您好”“同学您好”,一个简简单单的称谓,一声细细轻轻的问候,也许不能使事情有了实质性的转变,但至少你能改变别人对你的态度.诚然,与其颐指气使的指挥别人做事,不如顺带的帮别人做一点,真正的魄力不是来自不遗余力的吆喝,而是来自同甘共苦的默契.哦,在这个部门里,我学到了礼貌和将心比心的重要性.不是所有的美梦都已成真,不是所有的日子都葱茏如碧.尽管我已习惯了在自律会的生活,尽管对于工作我已熟悉得不能再熟悉,但还有些事是我不能称心的,比如说到现在我还不能克服内心的紧张而和别人坦然的交谈.这些不完美,将是我未来重点克服的对象. 每一颗星星都闪烁着无尽的光芒,每一缕阳光都珍藏着如歌的往事.匆匆的岁月一去不复返,留给我们的是许许多多的回忆和感悟.兴趣,我选择了加入自律会;责任,我选择了继续留在自律会.下一学年,我不知会再遭受怎样的打击和学会怎样的领悟
下一学年,也许会有很多的新生加入我们部门,用他们的青春、活跃、激情为自律会带来不同的欢笑
下一学年,也许不会有新生加入自律会,只有我们这些老干事继续艰苦奋斗......但不管怎样,我将用微笑来迎接挑战.有了这一年的积累,我发觉自己成熟了很多.这就是这个部门的魅力,让你在受苦中成长,在失意中学会坚强. 谨写下这篇文章,算是对过往一年的回忆吧.



